Impresión de bellas artes en serigrafía

1956 obras de arte

  • Serigrafía Yo Yo Radio 2013 de Skewville

    skewville Serigrafía Yo Yo Radio 2013 de Skewville

    Yo Radio Serigrafía de edición limitada extraída a mano en 1 color sobre papel artístico de Skewville Rare Street Art, famoso artista de arte pop. 2013 Obra de arte de edición limitada firmada a mano y numerada Tamaño de papel de alquitrán extra grueso 24x15 " Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de pintar un edificio que parecía una radio gigante. Así que pintamos una radio gigante sobre él. Desde entonces quise rendir un homenaje largamente esperado a este edificio en Bushwick, Brooklyn, que ya no existe. El mural original era simplemente negro mate con pintura en aerosol plateada metálica, así que cuando finalmente decidí hacer una impresión sentí que tenía que tener la misma sensación. Así que la única forma que conozco de conseguir ese aspecto metálico realmente espeso es imprimirlo en serigrafía con plastisol sobre papel alquitranado". - Ad Deville de Skewville

    €240,95

  • El catálogo de cartera de Beautiful Losers en caja 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws - Brian Donnelly El catálogo de cartera de Beautiful Losers en caja 2006 Kaws Shepard Fairey

    The Beautiful Losers Portfolio & Catalog Edición en caja 2004-2010 Juego de cajas de museo Kaws- Brian Donnelly x Shepard Fairey- OBEY x Jonathan Levine Proyectos que presentan legendarios graffitis callejeros de docenas de artistas durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 Espectáculo. The Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition, 2006 es un tesoro escondido para los amantes del arte pop callejero y el graffiti, ya que ofrece una colección completa que captura el espíritu de la icónica exposición "Beautiful Losers". Este conjunto de edición limitada es un testimonio prístino de un momento decisivo en el arte contemporáneo y la creatividad cruda de la escena del arte callejero de 2004 a 2010. Cada elemento del conjunto, que lleva los números de edición correspondientes, está en perfecto estado, lo que garantiza su valor como objeto de colección y como pieza de la historia del arte. Portafolio y catálogo original de The Beautiful Losers Edición en caja 2004-2010 Juego de cajas de museo x Jonathan Levine. Las cajas de The Beautiful Losers 2004-2010 de Jonathan Levine Projects se lanzaron en una edición limitada, con la Portfolio Box limitada a menos de 30 ediciones y la Catalog Box limitada a 100. Cada juego está alojado en una caja de madera numerada e impresa personalizada, lo que agrega una capa de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de estas cajas, que miden 26 x 19 x 9 pulgadas, fueron elegidas cuidadosamente para acomodar la variedad de obras y sus diferentes tamaños, asegurando que se mantenga la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante "Beautiful Losers", que se desarrolló entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con "Transfer", que recorrió varios lugares entre 2008 y 2010, mostró el talento floreciente y las diversas expresiones del arte pop callejero y el graffiti. La exposición Beautiful Losers y las publicaciones que la acompañan, incluido el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para llevar la vitalidad y relevancia del arte callejero y del graffiti a un público más amplio. Portfolio Box, un componente crucial de estos conjuntos, es un tesoro escondido de 28 de los artistas callejeros y de graffiti más influyentes. Esta colección incluye grabados de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno de los cuales aporta su visión y estilo únicos a la vanguardia. Cada pieza dentro de esta caja hace eco de los temas y expresiones artísticas de la exposición más amplia Beautiful Losers, lo que subraya aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. The Beautiful Losers Movie 2008 Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que se sumerge en las vidas y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento Street Pop Art y Graffiti Artwork desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producto de Sidetrack Films y BlackLake Productions, con artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. La película explora el espíritu de "hágalo usted mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skate, el graffiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Arroja luz sobre el viaje de estos artistas desde la oscura cultura callejera hasta convertirse en figuras célebres dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales a medida que pasaron de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de alto perfil. "Beautiful Losers" es más que una película; es parte de un fenómeno cultural más significativo que incluye un libro de arte publicado con el mismo nombre, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante en un museo que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve como telón de fondo y como foco del documental, enfatizando la influencia expansiva de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Artista firmado Edición limitada Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte 2004-20010 Beautiful Losers Contemporary Art and Street Culture Book 2004 Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, este volumen es una exploración esencial de una subcultura vibrante que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya de colección guardada en una tapa dura en buen estado con funda. Los tableros de tela roja del libro están grabados con letras doradas en el frente y el lomo, señalando el tesoro dentro de una profusión de ilustraciones y obras originales. Esta no es una mera colección; es una narrativa profunda que detalla el surgimiento orgánico y no forzado de un movimiento cultural. Traza el viaje de los artistas estadounidenses, muchos de ellos recién llegados a la edad adulta, que fueron impulsados ​​no por las demandas del mercado sino por pura pasión y creatividad. Sin formación formal ni conocimiento interno, se inspiraron en las calles, influenciados por la cruda vitalidad del skate, el graffiti, la moda callejera y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze se encuentran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vividas en su oficio, aprendiendo haciendo y revolucionando sus medios. Beautiful Losers sirve como tributo y relato histórico, rastreando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta proponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en todos los medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que resumen el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es sólo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó huellas imborrables en el mundo del arte y la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el atletismo. Es posible que el espíritu independiente que encarnaron estos creadores haya evolucionado, pero su espíritu fundacional (un espíritu de rebelión, innovación y autenticidad) permanece inquebrantable. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo sin refinar y lo real. Kaws- Brian Donnelly: Saludos cálidos Impresión tipográfica 2005 Firmada/numerada 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 obras de arte Tamaño 16x20. "Warm Regards", creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada mediante impresión tipográfica sobre papel, que mide 20 x 16 pulgadas. Esta obra de arte forma parte de una edición limitada de 200, cada una meticulosamente firmada y numerada por el artista. La pieza fue publicada explícitamente por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, marcando un momento significativo en la intersección del arte contemporáneo y la cultura callejera. Esta obra de arte presenta un personaje que es un motivo característico en el trabajo de KAWS, con sus notables ojos tachados y manos y pies exagerados que parecen dibujos animados. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas disponibles, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente como una celebración de la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera". La exposición, que tuvo lugar de 2004 a 2009, fue un evento fundamental que mostró la superposición del arte contemporáneo con la cultura callejera. El trabajo de KAWS a menudo une estos dos mundos, combinando una experiencia en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada y digna de una galería. Sus personajes suelen provenir de la cultura pop y se representan en un estilo lúdico y crítico, que a menudo refleja el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey- OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 obras de arte Tamaño 16x20. "Soup Can 1" de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente representada como una serigrafía sobre papel de archivo sin ácido. La obra de arte mide 20 por 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas existentes, cada una con la firma del artista y el número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y celebrar la relación sinérgica entre las escenas de arte underground y la cultura dominante. La impresión "Soup Can 1" ha aparecido en una variedad de exhibiciones prestigiosas, incluida la exposición itinerante fundamental "Beautiful Losers", "Transfer" en Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, y la muestra integral "Supply & Demand". También apareció en la exposición "Transfer" ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño en el Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. El trabajo de Fairey durante este período está documentado en una variedad de publicaciones, en particular la colección "Beautiful Losers" de 2005-2009, el libro "Supply & Demand" publicado por Rizzoli en 2009 y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras proporciona información sobre el proceso creativo del artista y el impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Beautiful Losers Archive, lo que garantiza su lugar en los anales de la cultura callejera contemporánea y afirma su estatus como pieza coleccionable de la historia del arte. Shepard Fairey- OBEY: Serigrafía sin título de Angela Davis 2005 Firmada/Numerada Esta poderosa serigrafía del influyente artista Shepard Fairey es una sorprendente adición a su ilustre trabajo. Con un tamaño prominente de 8x10, esta pieza sin título es parte de una edición exclusiva de solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y coleccionabilidad. Fairey, conocido por su capacidad para infundir arte con comentarios sociales, presenta un retrato convincente sobre un atrevido fondo rojo que exige atención. La silueta de alto contraste captura la fuerza y ​​la intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado pero habla de temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey, la estrella rodeada por la palabra "OBEY", ancla la obra, incrustándola dentro de su obra más extensa, conocida por desafiar a los espectadores a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra de arte es un testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y su firme compromiso de hacer una declaración a través de su arte. Los coleccionistas y admiradores del trabajo de Fairey reconocerán el estilo icónico del artista, que se ha convertido en sinónimo del movimiento de arte callejero moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta convincente obra de arte, elaborada por el estimado Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte callejero e inmortaliza el trabajo de tres leyendas del graffiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo sin ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas medidas de 16 x 20 pulgadas, la obra es lo suficientemente sustancial como para crear una declaración visual impactante y, al mismo tiempo, adecuada para diversos entornos de visualización. El formato tríptico de la obra de arte presenta un trío de vagones de metro vibrantes y estilizados, cada uno adornado con la obra de arte distintiva de los artistas del graffiti encima. El panel superior está lleno de rosas y azules enérgicos, mostrando el estilo de letras icónico de Lee, mientras que el medio presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo salvaje clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos de rosa que atraviesan el fondo. La obra de Chalfant no es simplemente una representación estática; transmite el movimiento y el ritmo del arte del metro tal como se movía por las arterias de la ciudad de Nueva York. Cada pieza de esta serie de edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que marca su autenticidad y conexión con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que mostró las intersecciones y las influencias del arte callejero dentro del arte contemporáneo. Este grabado es una pieza de colección, no sólo por su valor estético e histórico sino también por su representación de la evolución del arte callejero desde el metro y las murallas de la ciudad hasta los escalones del arte elevado. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Elaborado con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22.86 por 30.45 centímetros, capturando la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra de arte muestra una escena divertida de una figura patinando, representada en una línea fluida y continua que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje se asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra de arte original, los coleccionistas reciben un DVD que contiene la secuencia de animación completa, brindando una visión poco común del proceso creativo de McFetridge y la progresión de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que asegura la autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una obra de arte singular; es una invitación a interactuar con el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se cruza con la narración cinematográfica. Esta combinación única de dibujo tradicional y animación digital ofrece una apreciación multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Chris Johanson en la primera exposición Beautiful Losers Fotografía 2004 firmada Capturada a través de la lente perspicaz de Ed Templeton, esta fotografía es una pieza importante de la historia del arte contemporáneo, que documenta la esencia vibrante del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, un artista sinónimo del espíritu DIY del arte callejero, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Esta es una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que representa a Chris Johanson en la exposición inaugural "Beautiful Losers". La fotografía, de tamaño 8 x 10 pulgadas, es parte de una edición limitada de 100, cada una firmada individualmente por Templeton, lo que marca su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura callejera y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y una encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia clandestina del skate, el graffiti y el arte callejero con el arte contemporáneo. La composición de la foto es sincera y sin filtros, y muestra a Johanson con el rostro oscurecido por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta la curiosidad. Esta elección de presentación habla de los temas de anonimato y misterio que a menudo impregnan la cultura del arte callejero. El rostro oscurecido de Johanson, adornado con gafas de sol encima de la tela y su barba salvaje que sobresale debajo, crea un contraste sorprendente, visualmente deslumbrante y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía es una conexión táctil con el momento que captura, llevando al espectador al entorno de un evento fundamental en la historia del arte callejero y pop. La firma de Templeton añade una capa de autenticidad y marca este trabajo como una intersección genuina de su viaje fotográfico y la narrativa artística de Johanson. "Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers" es una fotografía que trasciende su medio y ofrece un vistazo a la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron una generación. Esta pieza ocupará un lugar de reverencia para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, ya que encapsula la energía cruda y espontánea que representaba "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Fotografía sin título de Ice Machine Page, Arizona, 1999 Firmada y fechada Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura de manera conmovedora la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, con unas dimensiones de 4 x 6 pulgadas, pertenece a una serie de edición limitada de 100, cada una cuidadosamente impresa y firmada por el artista, lo que subraya su carácter coleccionable. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo mundano pero icónico de la cultura americana en el paisaje cotidiano. Fechada el 5 de mayo de 17, la fotografía no es sólo una representación de un lugar sino una marca de tiempo de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evoca un sentido de lugar y sitúa la obra de arte en su contexto geográfico. El ojo fotográfico de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una calidad escultórica. Esta pieza es una exploración sutil de forma y textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta impresión es esencial para los coleccionistas que valoran la intersección de la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly de capturar los rincones pasados ​​por alto de los paisajes estadounidenses, lo que lo convierte en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo mundano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry Mcgee: Untitled Ryze 2007 C-Print y fotografía etiquetada a mano Obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es una piedra angular del movimiento de arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección de la cultura callejera y las bellas artes. Esta llamativa impresión C de 2007, que mide 16 x 20 pulgadas, es un objeto de colección muy codiciado y está limitado a una edición de 200. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada a mano y numerada por McGee, un artista que rara vez pone su firma en sus obras. La obra de arte se lanzó junto con la exposición fundamental "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y visitó una gran cantidad de museos y galerías en todo el mundo. La imagen captura la esencia de la legendaria figura callejera de Boston, Ryze, y muestra la habilidad de McGee para traducir la energía cruda del graffiti en un contexto de galería refinado. La palabra de McGee se extiende más allá de la fotografía, ya que "Untitled Ryze" es fundamental en sus instalaciones más grandes y piezas de ensamblaje agrupadas. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y una piedra de toque para el espíritu cultural de la época resumido en The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, esta pieza representa una oportunidad única para que fanáticos y coleccionistas posean un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la lente de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres, Barry McGee. Barry McGee: Sin título Hola, mi nombre es Etiqueta adhesiva original Slap-Up 2005 Etiqueta firmada Barry McGee, una figura influyente en el arte pop callejero y el graffiti, ha tenido un impacto significativo con su estilo y enfoque únicos. Su "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo por excelencia de su trabajo, que combina el espíritu crudo y enérgico del arte callejero con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es un testimonio de la capacidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en expresiones artísticas convincentes. El viaje de McGee en el arte comenzó en las calles, donde perfeccionó su oficio creando graffitis bajo la etiqueta "Twist". Este período de formación fue crucial para dar forma a su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del graffiti y la esencia audaz y llamativa del arte pop. Su transición de las paredes de las calles a las galerías no disminuyó la cruda autenticidad de su trabajo. Más bien, le proporcionó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio y al mismo tiempo mantenerse fiel a sus raíces en la cultura callejera. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Este autorretrato sin título de 2004, que presenta una sorprendente pieza visual, es una serigrafía sobre papel que mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, añadiendo un toque personal a esta obra de arte exclusiva. El grabado presenta al artista sobre un fondo amarillo vibrante, posando con un comportamiento juguetón pero rebelde. Adornando cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto gesticula juguetonamente un signo de la paz, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente nefastos con una actitud alegre. El vívido tono amarillo monocromático del estampado aumenta el sorprendente impacto de la obra de arte. Esta pieza fue lanzada con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004-2009. Explora las intersecciones de la cultura pop y el arte callejero, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra de arte es notable, ya que se originó en Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, lo que garantiza su autenticidad y conexión con un movimiento importante del arte moderno. Este autorretrato es más que una mera imagen; es una pieza llamativa que captura la esencia de un espíritu cultural de la época, lo que la convierte en una adición convincente a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Impresión en madera de la calle Kyoto, 2004, firmada/numerada "Kyoto Street", una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un momento congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está meticulosamente impresa en papel de archivo sin ácido y mide 20 x 16 pulgadas. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 copias, cada una de ellas firmada a mano y numerada por el propio Hecox, lo que garantiza su lugar como artículo de colección. Esta obra de arte se publicó como parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y se exhibió en varios lugares. La impresión "Kyoto Street" se ha exhibido en exposiciones notables, incluida "Transfer" en el Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, en 2008 y el Pabellón Cultural de Brasil en el Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta pieza, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas limpias, capturando la interacción dinámica de luces y sombras. Linternas adornadas con caracteres kanji marcan la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. Al mismo tiempo, la intrincada red de líneas eléctricas encima añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta austera de la obra de arte y el estilo gráfico audaz evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Beautiful Losers Archive, "Kyoto Street" no es sólo una impresión sino una pieza narrativa narrada junto con otras obras maestras contemporáneas en los catálogos "Beautiful Losers" y "Transfer". Es un testimonio de la capacidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para los coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con una inclinación por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del Hipster Doofus Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Ryan McGinness, 'Patéticos amuletos de la suerte del Hipster Doofus'. Esta exquisita pieza de 2004 es una representación magistral de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada a través de serigrafía sobre papel. Cada impresión mide 20 por 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 piezas, lo que garantiza su singularidad y carácter coleccionable. Cada impresión está firmada a mano y numerada por el artista, un testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra de arte se lanzó junto con la reconocida exposición 'Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera', que destacó la energía palpitante y la vitalidad del arte callejero dentro del contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con alegría y crítica, resume un momento en el que el arte, la cultura y los comentarios sociales se cruzan con una gracia natural. Esta obra no es sólo una obra de arte, sino una porción de la historia cultural, un espejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000". Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra de arte es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama & E.T.)" de 2005. Se trata de una obra de edición limitada, con tan solo 200 ejemplares realizados, cada uno de ellos firmado a mano y numerado por Korine, elevando su estatus como pieza de colección. Esta impresión, que mide 20 x 16 pulgadas, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en un solo marco. La imagen representa a Osama bin Laden en un cálido abrazo con el icónico personaje extraterrestre, ET, de la reconocida película de Steven Spielberg. La combinación de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a muchas interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contradice el peso del tema, creando una sorprendente paradoja visual. Esta serigrafía se lanzó con la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skate, el graffiti y la moda callejera con el arte contemporáneo. La procedencia de la impresión es impecable, ya que proviene de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, lo que aumenta su importancia histórica y artística. La combinación de figuras tan incongruentes en esta impresión desafía al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta pieza es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar dentro de la esfera artística. Los coleccionistas y entusiastas del arte pop callejero apreciarán la profundidad y la naturaleza provocativa de esta impresión, lo que la convierte en una adición notable a cualquier recopilación de obras de arte contemporáneas. Larry Clark: Fotografía de Shorty sin título 1996/2007 Firmada/Numerada Esta sorprendente fotografía titulada "Sin título (Shorty)" es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue producido en 1996 y posteriormente publicado en 2007. Se presenta en papel de acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13.75 pulgadas. Cada pieza de esta edición de 200 está firmada y numerada individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales en el reverso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Publicada con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, esta fotografía emana de Iconoclast Editions y es una parte integral del Beautiful Losers Archive. Larry Clark, una figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella indeleble en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa" y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la historia del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de los primeros trabajos de Clark: el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Serigrafía solar sin título 2005 Firmada/Numerada Esta sorprendente obra es una pieza sin título de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. La pieza es una serigrafía sobre papel, un medio que permite la presentación vibrante y nítida del diseño dinámico de Pettibon. Mide 20 x 16 pulgadas, es accesible a escala para varios espacios y tiene los comandos suficientes para generar un impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200, y cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra de arte presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, lo que sugiere una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con reflejos de azul y amarillo, confiere a la pieza una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto escrito a mano en la parte superior: "¡APLÍQUELO AL ESTUDIO DE LOS ESPEJOS, EL ARCO IRIS O EL SOL!", invita a la contemplación. y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que celebró la intersección del arte underground y la creatividad urbana. El trabajo de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, que resume el espíritu crudo y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de colección no sólo por su atractivo estético sino también por su significado cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Impresión en madera de Chinatown NYC 2004 Firmada/Numerada 'Chinatown NYC' de Evan Hecox, un grabado en madera de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, articula meticulosamente la vitalidad urbana. Cada impresión de esta serie limitada mide 10 x 8 pulgadas y forma parte de una edición numerada restringida a 100, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que da un toque de participación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con un gran ojo para los detalles y un enfoque estilístico distintivo. El uso que hace Hecox de líneas en el medio de bloques de madera traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita de vida. El artista transmite magistralmente la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementado con el elemento humano que da vida a la ciudad. Las capas matizadas del estampado, con sus intrincadas líneas y sutiles variaciones tonales, hacen eco de las experiencias en capas de la vida urbana. Reconocido por su capacidad para destilar el espíritu de un lugar en su obra de arte, Hecox presenta 'Chinatown NYC' como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida en tinta y papel, una historia contada al ritmo de un paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y es un homenaje al tapiz cultural que define Chinatown y la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Serigrafía de pintura en aerosol HPM de Japón sin título 2005 Firmado/Numerado Experimente la fusión de tradición y rebelión con 'HPM de Japón sin título' de Rostarr, una pieza provocativa de Romon K Yang de 2005. Esta sorprendente obra, realizada sobre papel con unas dimensiones de 27.94 x 33.02 cm, es una combinación armoniosa de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía, que culmina en una edición limitada de solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra de arte es un testimonio del lenguaje visual distintivo de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte callejero. Formas rojas y llamativas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de 'Untitled Japan HPM' es una celebración de expresión única pintada y impresa a mano, que se erige como una firma audaz del estilo icónico de Rostarr. La disponibilidad limitada de la obra de arte la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas deseosos de conservar una parte de la historia del arte que cierra la brecha entre lo viejo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. 'Untitled Japan HPM' no es sólo una obra de arte; es una pieza de diálogo cultural que resuena con los ritmos de la vida urbana moderna. Rostarr- Romon K Yang: Mariposa en el huracán 2004 Serigrafía firmada/numerada Embárquese en un viaje visual con 'Butterfly In The Hurricane', una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el año transformador de 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, mide unas íntimas dimensiones de 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva de 200, cada una con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Elaborado durante la exploración artística y la superación de límites, 'Butterfly In The Hurricane' se lanzó junto con la innovadora exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra de arte presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos de azul y amarillo, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores llamativos se arremolinan y bailan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre la armonía y el caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; es una declaración, una porción de la historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al combinar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. 'Butterfly In The Hurricane' es una obra imprescindible tanto para conocedores como para coleccionistas, y promete ser un iniciador de conversación y una parte preciada de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título 2004 Fotografía única en serigrafía HPM firmada/numerada Una pieza distintiva de Craig R. Stecyk III, esta obra de arte sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado con aerógrafo pintado a mano, una serigrafía de doble cara aplicada magistralmente, junto con detalles a lápiz sobre papel de archivo blanco, robusto, extragrueso y sin ácido que mide 20 x 16 pulgadas. Limitada a una edición de 200, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra de arte se publicó con la exposición "Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y es muy apreciada dentro del Beautiful Losers Archive. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, un testimonio de su autenticidad y significado cultural. Stecyk, una figura fundamental en el proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su trabajo es un tributo a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura del automóvil personalizado, el surf y el skate, todo ello representado a través de su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que un mero arte; son representaciones históricas de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizadas a través de la lente visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Serigrafía en gelatina de plata a prueba sin título Firmada/Numerada Craig R. La pieza sin título de Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de un conjunto exclusivo de 100 obras de arte, cada una de ellas gelatina de plata y serigrafía sobre papel, que miden 10.16 por 15.24 centímetros. La obra de arte presenta audazmente la palabra "PROOF" en letras rojas prominentes, afirmando la autenticidad de la pieza como una impresión fotográfica de generación original. El texto siguiente sirve como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente la reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada enérgicamente a lo largo de la impresión, que autentica cada pieza y la marca como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en una parte integral de la obra de arte, mezclándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la filosofía artística única de Stecyk y su legado dentro de la comunidad artística. Tobin Yelland: Serigrafía de Andy Roy sin título 2004 Firmada/Numerada "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una serigrafía sorprendente que captura la esencia de la individualidad y el desafío, características distintivas de la cultura callejera. Producida en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, una figura sinónimo del mundo del skate, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impreso en papel de alta calidad, cada pieza de esta edición limitada mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una serie limitada a 200 impresiones. Cada uno está meticulosamente firmado y numerado por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y lo ubica dentro de un linaje de codiciados objetos de colección. La obra de arte fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura callejera dentro de la escena del arte contemporáneo, llevando la estética del skate, el graffiti y más al espacio de la galería. Originario de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, "Untitled (Andy Roy)" es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rudo del arte callejero y una instantánea de un movimiento que ha dejado una marca indeleble en el lienzo del arte contemporáneo. Los coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Skate Smash Window PhotMills firmado/numerado "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una fotografía cruda y dinámica en blanco y negro que captura un momento sincero de rebelión juvenil. Capturada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad y la impulsividad inherentes a la subcultura del skate, encarnadas por el acto de una patineta que se estrella contra la ventanilla de un automóvil. La fotografía apareció en la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Esta exposición celebró la fusión de las sensibilidades callejeras con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales a un contexto de bellas artes. Originada en Beautiful Losers Archive y procedente de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía sino una narrativa, un fragmento de la vida de una cultura que a menudo queda indocumentada. La capacidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos desenfrenados de la cultura juvenil. La "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la era que representa y sirve como documento histórico del desafío y la energía disruptiva que significa el skate. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura callejera, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definen un movimiento. Mike Mills: Los policías están dentro de nosotros Serigrafía 2004 Pieza evocadora firmada/numerada de Mike Mills "Los policías están dentro de nosotros". Se erige como una declaración profunda en el arte contemporáneo, utilizando el medio crudo de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel de archivo blanco suave y sin ácido. Esta obra de 2004 mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 impresiones firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es un testimonio del buen ojo de Mills para la interacción del texto y la imagen, elaborando una narrativa que habla de la lucha interna y la introspección social. El atrevido tono rojo que domina la impresión, que se desvanece en una representación austera y arenosa en la parte inferior, crea un sorprendente contraste visual, que sugiere una dualidad dentro de la condición humana. Esta obra de arte fue lanzada con la exposición fundamental "Beautiful Losers" exhibida de 2004 a 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte callejero y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. "The Cops Are Inside Us" refleja el sentimiento de su época y continúa resonando con los comentarios sociales actuales, lo que la convierte en una pieza atemporal para coleccionistas y entusiastas del arte significativo. Procedente de la venerada colección Beautiful Losers, esta pieza de Mike Mills no es solo una obra de arte; es una pieza de comentario cultural, preservada a través de serigrafía y que ofrece una ventana al complejo diálogo entre la sociedad y uno mismo. Cheryl Dunn: Redactado en 2004 Serigrafía firmada/numerada y fotografía firmada "Drafted" de Cheryl Dunn. es una provocativa obra de arte serigrafiada que captura claramente un momento de interacción humana, frente a un fondo amarillo vibrante. Esta creación de 2004 mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que subraya su exclusividad. La obra de arte presenta una escena de alto contraste con figuras recortadas, una sentada en el suelo y las otras aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores impartir sus historias y significados a la pieza. El título "redactado". sugiere temas de compulsión y resistencia, que resuenan en los espectadores a un nivel profundamente personal. Lanzada durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, esta pieza contribuye al diálogo entre la cultura callejera y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por formas subculturales como el skate, el graffiti y el punk. Surgido del prestigioso Beautiful Losers Archive y producido por Iconoclast Editions, "drafted". es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura callejera encontrarán en esta obra una combinación convincente de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: C-4 San Francisco Tenderloin Hallway Giclee Print 2004 Firmado/Numerado Esta obra, que presenta una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn, transporta al espectador al vibrante corazón del distrito Tenderloin de San Francisco. La pieza, titulada "C-4 San Francisco Tenderloin Hallway", es un testimonio del buen ojo de Dunn para lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias sobre el tejido urbano de la ciudad. La impresión mide 15 por 10 pulgadas, que se pueden exhibir, está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que indica su autenticidad y conexión con la visión original del artista. Esta impresión de edición limitada es una de las 100 copias, lo que la convierte en una pieza única y coleccionable para los amantes del arte y los admiradores de la exploración urbana. El sujeto se encuentra en el estrecho pasillo, encarnando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. El individuo está vestido con una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con extravagantes orejas de oso que dan un aire de inocencia a la escena, que de otro modo sería cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, lo que sugiere una historia de expresión y arte callejero. Al mismo tiempo, los bolsillos de la chaqueta están curiosamente llenos de latas adicionales, tal vez insinuando el comentario del artista sobre la juventud, la rebelión o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no sólo ofrece una narrativa visual sino que también evoca una discusión sobre el latido cultural de la vida de la ciudad, las capas de historias amontonadas en sus paredes y los vibrantes personajes que recorren sus caminos. Esta pieza es más que una fotografía; es una porción del alma de San Francisco, bellamente conservada en giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Serigrafía sin título de Ice Machine 2004 Firmada/numerada "Sin título" de Cynthia Connolly de su serie "Ice Machines" es una cautivadora serigrafía sobre papel que mide unas impresionantes 16 x 20 pulgadas. Esta pieza es parte de una edición limitada de 200, cada una con la firma del artista y un número único, que marca su autenticidad y disponibilidad limitada. Elaborada teniendo en cuenta la estética americana, esta obra de arte es una documentación poética de las alguna vez omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje estadounidense y ahora son un emblema desaparecido de una época pasada. El trabajo de Connolly es celebrado por su capacidad para capturar estos fragmentos fugaces de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La impresión "Sin título" se publicó para conmemorar la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Esta exposición fue un momento crucial que llevó la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando el trabajo de artistas que se inspiran en la estética callejera, el skate y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, famosas por su conmovedora simplicidad y profundidad, se encuentran en las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta impresión, parte del conjunto de obras de "Ice Machines", refleja su dedicación a registrar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se están desvaneciendo de la vista. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, "Sin título" de Connolly es imprescindible. No es sólo una serigrafía; Es una pieza de patrimonio cultural, una reflexión reflexiva sobre la naturaleza transitoria de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de un distinguido fotógrafo y artista. Geoff McFetridge: Serigrafía The Hidden Radiance 2004 Firmado/Numerado "The Hidden Radiance" de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista del ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 20 x 16 pulgadas, un tamaño que permite que los patrones intrincados y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo de visión del espectador; cada elemento dentro del diseño teselado pulsa con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Tras una inspección más cercana, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte estampada es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos tiene un propósito estético y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza contiene el toque personal de McFetridge, asegurando su autenticidad y conectando al coleccionista directamente con el proceso creativo. "The Hidden Radiance" apareció en el renombrado "The Beautiful Losers Portfolio" en la Agnes B Gallery de Los Ángeles como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. También se destaca en el libro fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra de arte. Esta serigrafía es una pieza decorativa integral del diálogo entre el arte pop callejero y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje se dirige al exigente entusiasta del arte y al vibrante aficionado a la cultura callejera. Ed Templeton: Serigrafía de mujer sorprendida sin título 2004 Firmada/numerada "Untitled Shocked Woman", que presenta una pieza convincente de Ed Templeton, es una obra que resume el potencial crudo y expresivo de la serigrafía. Fabricada en 2004, esta pieza mide 16 x 20 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y estatus coleccionable. Esta serigrafía muestra la capacidad única de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra de arte presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un momento narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores vivos y contrastantes y la superposición de elementos abstractos le dan a esta pieza una cualidad dinámica que es a la vez inquietante e intrigante. Las imágenes están imbuidas de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a enfrentar las emociones inesperadas y a menudo inquietantes que muestran sus sujetos. Las pinceladas crudas y el oscurecimiento deliberado de los detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. "Untitled Shocked Woman" se publicó durante la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección de las escenas de arte underground y el reconocimiento generalizado. El trabajo de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir profundas experiencias humanas, lo que hace de esta pieza una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: In-Crowd The Thin Blue Line Wiggins Figura firmada Fine Art Toy 2004 Presenta "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 piezas de colección firmadas de 3.5 x 6 que fusionan el mundo imaginativo de James Jarvis con el placer tangible de los juguetes artísticos. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, que culmina en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie altamente exclusiva limitada a solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el diminuto agente de la ley, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la parte superior de su clásica gorra de policía hasta las suelas de sus firmes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Tiene un garrote, un accesorio que insinúa su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote colocado sobre una expresión severa, sugiere una profundidad de personalidad más allá de sus deberes oficiales. Cada figura llega encerrada en una caja bellamente diseñada, que muestra con orgullo la firma de James Jarvis, una marca de autenticidad y una conexión directa con la mano del artista. El empaque es tanto una obra de arte como la figura misma, con la silueta de la ventana mostrando a Wiggins en una presentación que desdibuja la línea entre el juguete y la escultura artística. Wiggins no es sólo un personaje, sino un narrador por derecho propio, que encarna las complejidades de su profesión con un toque del humor y la perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia de fondo, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, dando un vistazo a su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los fanáticos del arte pop callejero y aquellos que aprecian la intersección del arte y la alegría. Es un tributo al encanto poco convencional y la visión creativa por los que James Jarvis es famoso, lo que hace de "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" una adición destacada a cualquier colección de juguetes de bellas artes o piezas de arte contemporáneo. ESPO- Steve Powers: Sin título Next Door HPM Serigrafía 2006 Firmado/Numerado "Sin título (Next Door...)" de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo, que combina la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, que mide 16 x 20 pulgadas, forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que garantiza su condición de pieza de colección. Una característica destacada de esta obra de arte es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, lo que hace de cada pieza un tesoro único. La obra de arte está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos atrevidos e interacción textual que transmiten una narrativa compleja. Publicado junto con la célebre exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, este grabado captura la esencia de un movimiento que desdibujó los límites entre el arte underground y el arte convencional. Los variados elementos, desde la pieza del rompecabezas "Misfit" hasta la figura triste con un sombrero de copa, todos hablan de temas de identidad, presiones sociales y la búsqueda existencial de significado. Con origen en Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, "Untitled (Next door...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y servirá para iniciar una conversación debido a sus imágenes vibrantes y la destreza narrativa única del artista. ESPO- Steve Powers: Letreros prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York Impresión HPM personalizada 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con sus "Señales prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" desde 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una mera decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de la ciudad de Nueva York. Cada pegatina es una explosión de color y simbolismo, que mide 12-1/8 x 10-1/4 pulgadas, diseñada para captar la atención y provocar el pensamiento. Esta pieza clasifica hábilmente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano que señala en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USUARIOS" con un dedo que señala en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro: el amarillo vibrante del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada cartel. La obra de arte de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana, cada signo es una abreviatura de las complejas interacciones que definen la experiencia urbana. Lanzadas como una hoja de calcomanías troqueladas mate de alta presión (HPM) personalizadas, estas calcomanías están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. "Señales prácticas para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" es una obra de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista de los personajes que conforman el tejido de la vida de la ciudad. Para los coleccionistas y admiradores del trabajo de Steve Powers, esta hoja de pegatinas es una combinación única de diseño gráfico, arte callejero y comentarios irónicos, todos ellos sellos distintivos del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título 2004 Libro de artista firmado/numerado y "Estados" "Untitled" de Jo Jackson de 2004 es una serigrafía serena que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Esta obra, que mide 16 x 20 pulgadas, forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que subraya su exclusividad y valor coleccionable. States es una revista de libros animados de edición limitada de 100 ejemplares. El estampado presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, que evoca una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se encuentra con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y singularidad de las creaciones de la naturaleza. Abajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, recordando una tranquila nevada o un cielo nocturno estrellado. Publicada en consonancia con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, la obra de arte de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede provocar. La exposición fue un evento histórico que mostró artistas que se inspiraron en la cultura callejera, el graffiti, el skate y otras formas de arte subcultural. Esta pieza, que surge del Beautiful Losers Archive, representa un momento en el arte contemporáneo donde la simplicidad y el simbolismo convergen. Tanto para coleccionistas como para entusiastas, "Untitled" de Jackson no es sólo una impresión sino una pieza de tranquila belleza, que ofrece un momento de reflexión en medio del caos de la vida cotidiana. Es un testimonio de la capacidad del artista para sintetizar emociones complejas en una imagen única y conmovedora. Thomas Campbell: People Of Pangea Silkscreen Print 2005 Firmado/Numerado "People Of Pangea Unite" de Thomas Campbell es una convincente serigrafía sobre papel que resume una perspectiva caprichosa y estimulante sobre la unidad y el mundo natural. Esta pieza de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en un artefacto coleccionable. La obra de arte retrata un paisaje surrealista donde figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. Arriba, se despliega un bocadillo con el texto "¿QUÉ EXACTAMENTE CONSERVAN LOS CONSERVADORES?", un mensaje provocativo que alienta a los espectadores a reflexionar sobre la gestión política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color en medio de una paleta de tonos tierra, que atrae la atención a través de la divertida composición. Publicado para la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, la impresión de Campbell encarna la celebración de la exposición de las formas de arte subcultural y su influencia en el arte contemporáneo. La exposición fue un evento cultural importante, que llevó el espíritu del skate, el graffiti y el arte callejero al espacio de la galería. "People Of Pangea Unite" es un testimonio de la capacidad única de Campbell para combinar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración que es a la vez estéticamente agradable e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta impresión no es sólo una obra de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y capacidad para desafiar el status quo. Thomas Campbell: T Moe Still Smoking Paul Frank Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada 2005 "Still Smoking" de Thomas Campbell es una cartera hecha a mano y hecha a medida, una obra de arte funcional que fusiona la utilidad con la vitalidad de la cultura callejera. Creado en 2005, este artículo de edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una gran cantidad de ilustraciones caprichosas que son características de la estética de Campbell, la billetera cuenta con un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la divertida representación de las nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento se representa con una sensación de alegría y una sensibilidad gráfica audaz. La billetera fue lanzada como parte de la conmemoración de la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Este evento global fue un hito al mostrar la intersección del skate, el graffiti y el arte callejero dentro de la escena del arte contemporáneo. La billetera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza coleccionable que captura la esencia de una era en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, como parte de lo cotidiano. Es un tributo al espíritu de "Beautiful Losers" y un artículo imprescindible para los coleccionistas que aprecian la combinación del arte y la vida cotidiana. Andy Jenkins: Impresión HPM única Hang sin título 2005 Firmada/Fechada Esta obra de arte, una pieza convincente de Andy Jenkins, forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 11 por 9 pulgadas. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa en capas. La pieza presenta audazmente la palabra "HANG" en letras escalonadas de gran tamaño que dominan el campo visual, contra un fondo que combina intrigantemente elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la naturaleza fugaz de los momentos. Un boceto de un cohete colocado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el viaje creativo del artista. Esta obra de arte no es sólo una declaración visual sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde el texto y la imagen se entrelazan para atraer y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Unique Print 2005 Firmado/Fechado "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins de 2005 es un ejemplo notable de grabado contemporáneo que combina la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de las cien impresiones de inyección de tinta únicas, cada una de las cuales mide aproximadamente 11 por 9 pulgadas, muestra el dominio de la forma, el color y la composición de Jenkins. La obra de arte presenta dos círculos negros y llamativos que dominan el campo visual; Forman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales parecen haber notas escritas a mano y garabatos, algunos claros, otros oscurecidos, que insinúan el proceso del artista o tal vez pensamientos dejados intencionalmente crípticos. La impresión se coloca sobre un fondo blanco prístino, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los acentos rojos dentro de uno de ellos, sino que también da prominencia al texto sutil y las líneas que invitan al espectador a acercarse. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que indica el toque personal y la autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única en términos de su lugar en la serie y las ligeras variaciones que ocurren en la impresión de inyección de tinta. "Circle Untitled HPM Print" de Jenkins no es sólo una experiencia visual sino también táctil, y la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es un testimonio de la capacidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, involucrando al observador en un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas limpias y detalles intrigantes, esta pieza es una adición convincente a cualquier colección que valore la intersección del diseño moderno y la expresión personal dentro del grabado artístico. Andy "Mel Bend" Jenkins: Scribble Scrabble Serigrafía 2005 Firmado/Numerado "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es una intrigante obra de serigrafía y grafito sobre papel, que captura la imaginación del espectador a través de su audaz calidad gráfica y su divertido compromiso con la tipografía. Esta pieza, que mide 20 x 16 pulgadas, es parte de una edición finita de 200, cada una numerada y firmada personalmente por Jenkins, lo que afirma su singularidad y estatus coleccionable. La composición presenta un puño levantado entrelazado con líneas fluidas en forma de cinta sobre un fondo de grises suaves, realzado por la pancarta del mismo nombre "Scribble Scrabble" en llamativo negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de años como creativo fundamental en la cultura del skate, está en plena exhibición, fusionando elementos del arte callejero con delicadas sensibilidades artísticas. Lanzado con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, "Scribble Scrabble" representa la evolución creativa de la estética del skate en espacios de galería. Jenkins, un artista versátil conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de la década de 1990, consolidando aún más su influencia en la subcultura. "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es más que una impresión; refleja una fuerza creativa que da forma al lenguaje visual de la cultura del skate. Ocupa un lugar de honor dentro del Beautiful Losers Archive, y representa una época en la que las líneas entre la subcultura y la alta cultura eran borrosas y bellamente entrelazadas. Terry Richardson: Objeto de arte Smilen Broadway Eye Glasses 2004 Este intrigante objeto de arte de Terry Richardson, titulado "Smilen Broadway Eye Glasses", es un testimonio de la fusión del diseño funcional y la expresión artística. Presentados como objeto de arte de 2004, este par de anteojos negros representa el estilo visual distintivo de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Los vasos miden aproximadamente 3 x 8 x 3 pulgadas y encarnan un sentido de estilo dentro de su forma compacta. Los anteojos descansan sobre un fondo que dice "BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR", lo que sugiere un tema de comercialismo entrelazado con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están montadas en un marco negro clásico, una elección de color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son sólo accesorios; son piezas llamativas que reflejan la personalidad del usuario y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 TEMPLE 145", que denota su naturaleza personalizada. El objeto de arte desdibuja la línea entre objetos prácticos y artículos de colección, desafiando los límites de lo que típicamente se percibe como arte. El trabajo de Richardson aquí invita a los espectadores a contemplar la intersección de la cultura visual, la moda y la expresión personal, lo que lo convierte en una adición convincente a cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida diaria. Ari Marcopoulos: Justin Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Capturando un momento del retrato contemporáneo, "Justin" de Ari Marcopoulos es una creación serigrafiada de 2004 sobre papel de archivo sin ácido, que mide 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una codiciada serie de edición limitada, con sólo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y estatus coleccionable. Con un atrevido fondo rosa, el retrato de 'Justin' es un estudio convincente del carácter y la forma. El marcado contraste entre el vívido fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se presenta con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece mirar más allá del papel. Esta pieza fue publicada con motivo de la exposición "Beautiful Losers", una celebración del arte que desdibuja las líneas entre la cultura callejera y el arte elevado. Refleja el espíritu del movimiento y encapsula una instantánea cruda y sin adulterar de la juventud y la subcultura. "Justin" no es sólo un retrato; es una declaración, una pieza que le habla al coleccionista con aprecio por la convergencia de la forma de arte con el espíritu de la época de su tiempo. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: Libro de arte del artista "I Might Be Wrong" 2005 Esta imagen es una sorprendente pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", lanzado como un fanzine limitado en 2005 con una edición limitada de 100 ejemplares. Este convincente trabajo muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr detalles precisos y nítidos, mide 20.32 x 12.7 cm, un tamaño que invita a una inspección minuciosa y a un compromiso personal con el espectador. En este retrato monocromático, una figura se encuentra frente a una pared de ladrillos desgastada, su identidad oculta detrás de lo que parece ser un boombox con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El boombox es un símbolo conmovedor de la música y las escenas callejeras de las últimas décadas, lo que sugiere una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El telón de fondo está cubierto de folletos, incluido uno que presenta de manera destacada un anuncio de la Alleged Gallery, proporcionando contexto y anclando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición, numerada y limitada a 100 ejemplares, es una pieza de colección que ofrece una visión íntima de la perspectiva del artista sobre la vida y el arte urbanos. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es un testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Los coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte callejero reconocerán el valor de este libro de arte como piedra de toque para la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo con placer Serigrafía 2005 Firmado/Numerado Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una notable creación serigrafiada sobre papel de 2005 que vibra con la energía icónica y el estilo estilístico del artista. Esta pieza, que mide 7 x 5 pulgadas, es parte de una edición numerada exclusiva de 100, lo que la convierte en un objeto de colección poco común para los entusiastas del arte contemporáneo. En este trabajo, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su obra. La composición presenta dos figuras representadas en un tono rosa monocromático que es llamativo y divertido. El primer plano está dominado por un personaje que sostiene un cigarrillo en la mano, su expresión de pura felicidad, sus ojos cerrados y una amplia sonrisa con dientes que transmite una sensación de satisfacción y deleite. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oscurecida, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca fumando, sugiriendo risa o un secreto compartido. La línea de trabajo de James en "Alive With Pleasure" es fluida y segura, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su estilo característico. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arco iris en la camisa de la figura central, lo que añade una capa de interés visual y podría interpretarse como un guiño a temas de diversidad e inclusión. Esta serigrafía no es sólo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los placeres simples de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Es un testimonio de la capacidad de Todd James para capturar el espíritu del arte pop callejero y presentarlo en un formato que resuene en el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, "Alive With Pleasure" es más que una obra de arte: es una infusión de alegría y una representación precisa del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames 2005 Firmada/Numerada Presentando "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en los círculos artísticos como REAS, esta serigrafía sobre papel de 2005 es un testimonio vibrante de su renombrado estilo profundamente arraigado en la cultura callejera y la estética animada. Esta pieza, que mide 20 x 16 pulgadas, forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y coleccionabilidad. La obra de arte muestra cuatro personajes parecidos a dibujos animados, cada uno representado con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verde y su puño en alto, la figura dominante simboliza el arquetipo del 'matón', un tema recurrente en el trabajo de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales a través de una lente lúdica pero crítica. Lanzado junto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" resume la energía y el espíritu del movimiento de la cultura callejera. El uso de colores primarios atrevidos y líneas fluidas es característico del enfoque de Todd James, donde combina elementos del arte del graffiti con una sensibilidad artística refinada. Esta pieza es un deleite visual y una parte importante del diálogo entre el arte callejero y el arte contemporáneo dominante. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas clandestinas de las que surgió Todd James y, al mismo tiempo, es un espejo de las narrativas más amplias de confrontación y resiliencia de la sociedad. "Bullies" es un ejemplo convincente del impacto de Todd James en la evolución del graffiti y el arte pop callejero, lo que la convierte en una pieza codiciada para coleccionistas y entusiastas. Encarna la fusión de conocimiento callejero y delicadeza estética, un sello distintivo del viaje artístico de James y una adición colorida a cualquier colección. Wes Humpston: Bulldog Skates Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Con una sorprendente combinación de imágenes atrevidas y colores vibrantes, la obra de arte 'Bulldog Skates' de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skate. Creada en 2004, esta obra está elaborada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 20 x 16 pulgadas. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una minuciosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra de arte se dio a conocer durante la exposición aclamada por la crítica "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que celebró el rico lenguaje visual de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. 'Bulldog Skates' es emblemático del estilo distintivo de Humpston, incorporando elementos del arte pop callejero y obras de arte graffiti. La imagen central, un bulldog de ojos ardientes encapsulado entre llamas verdes vibrantes, no es solo un logotipo sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los patinadores. El texto vertical que bordea la figura central, que recuerda a etiquetas de graffiti, lleva el nombre 'Bulldog Skates', lo que refuerza la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y cruda del arte callejero. La obra de arte de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que define la escena del patinaje callejero y resuena tanto entre los entusiastas como entre los coleccionistas de arte. 'Bulldog Skates' es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Esta dinámica creación serigrafiada, 'My Rules', del aclamado artista Glen E. Friedman, fue producida en 2004. Esta pieza, una audaz representación del impacto de la cultura callejera en las artes visuales, mide 20 x 16 pulgadas y es parte de una serie de edición limitada, con solo 200 copias disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, añadiendo una autenticación personal a la pieza de colección. Elaborado con la precisión y vitalidad características de la serigrafía, 'My Rules' sirve como un manifiesto visual del espíritu punk y del skate. La obra de arte se dio a conocer como parte de la icónica exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la transición del arte callejero al espacio de la galería. 'My Rules' es un emblema de la histórica carrera del artista al documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La impresión es un montaje de retratos enérgicos y tomas de acción real, centrados en una figura imponente que vocaliza el sentimiento del título. La tipografía eléctrica de color verde lima atraviesa el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es sólo una obra de arte; es un archivo histórico que capta el pulso de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es sólo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles conversaron con el estudio y Glen E. Friedman estaba allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? de Chris Johanson es una serigrafía convincente que dice mucho a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está meticulosamente impresa en papel de archivo sin ácido y mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una serie de edición limitada, de sólo 200 ejemplares, cada uno de ellos firmado a mano y numerado por el propio Johanson. Esta obra de arte fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" que celebró los influyentes movimientos del skate, el graffiti y el arte callejero de 2004 a 2009. La pieza presenta una figura extraterrestre representada con un contorno minimalista, que sirve como conducto para un mensaje que desafía al espectador a reflexionar sobre cuestiones de histeria y vulnerabilidad dentro de la sociedad. El fondo verde brillante y audaz acentúa la urgencia y la naturaleza reflexiva del texto. El trabajo de Johanson viajó por varios lugares como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente apareció en los espectáculos "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural de Brasil en el Parque de Ibirapuera, Sao Paulo. La influencia y el alcance de la pieza están documentados con más detalle en las bibliografías "Beautiful Losers" y "Transfer". Originaria del Beautiful Losers Archive, esta obra de arte es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica, que encapsula el espíritu de un movimiento que desdibuja las líneas entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y entusiastas interactúen con un momento crucial del arte contemporáneo a través de la lente introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de insignias de botones Love Not War 2004 numerados "Love Not War" de Chris Johanson es una colección de insignias para botones que invita a la reflexión y que mide diez por 17.78 centímetros. Este conjunto, presentado en una edición limitada de 100 copias, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos resumidos en los breves y poderosos mensajes de cada insignia. Las insignias, colocadas sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, sirven como arte portátil que invita a la reflexión y al discurso. Se hacen eco del compromiso del artista con la paz, el apoyo al espíritu empresarial de base y la crítica de la cultura de consumo y la guerra. Cada insignia es un iniciador de conversación, desde defender la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta promover la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico que captura la esencia de la defensa y la expresión personal en manifiestos en miniatura. El arte de Johanson convierte el uso de una insignia en una declaración de valores únicos y un llamado a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 "Adulthood" es un conmovedor zine de arte colaborativo de 1995 de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su trabajo influyente dentro de las comunidades del skate y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, presentado a través del medio fotocopiado que le da una estética cruda y auténtica. Con unas medidas aproximadas de 20.32 x 12.7 cm, el zine es un testimonio portátil del espíritu del bricolaje que impregnó las escenas artísticas underground de la época. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo del retrato de principios del siglo XX pero rebosante de la actitud desafiante de los años 20. Debajo de la imagen, los nombres "Mark Gonzales" y "Harmony Korine" declaran audazmente este esfuerzo de colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título "ADULTURA" aparece arriba en letras mecanografiadas, yuxtapuestas con la fecha "Primera ish". Marzo de 1995", anclando la pieza en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 copias, esta edición es tanto un objeto coleccionable como un fragmento de la historia cultural, que captura el espíritu de una generación situada en la cúspide de la edad adulta pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine sirve como una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son famosos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía pura del arte callejero. Mark Gonzales: Objeto de arte del ambientador Krooked de edición limitada 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un objeto de arte vibrante que estropea la funcionalidad con un estilo de arte callejero. Lanzados en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico y se presentan como piezas coleccionables que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente distintivo de la marca de skate Krooked, representado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero hace alarde de un rico tono púrpura, que encarna el motivo de los ojos torcidos. Por el contrario, el segundo diseño muestra el carácter característico de la marca en un blanco intenso sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró el influyente espíritu del bricolaje en el arte de 2004 a 2009. La colección aprovecha el latido del corazón de la cultura callejera, infundiendo a los artículos cotidianos un sentido de arte y rebelión contra la corriente principal. Originarios de Iconoclast Editions y del estimado Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en las crónicas del arte contemporáneo. Sirven como testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades artísticas y del skate y un símbolo de la difusión del arte underground de la época en la vida cotidiana. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y entusiastas y representan un momento en el que la cultura callejera reclamó audazmente su espacio en el mundo del arte elevado. Phil Frost: Marcador recargable para póster súper ancho personalizado 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con su marcador súper ancho y marcador para póster, elaborados en 2004. Estos marcadores recargables de plástico personalizados son más que meras herramientas; son piezas de arte individuales, de aproximadamente 2 x 5 pulgadas, y son parte de un limiwoman'stwomen'siwomen's00 cada una. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de FFrost en negro sobre un fondo naranja intenso. Este diseño es reconocible instantáneamente para quienes están familiarizados con el trabajo de FFrost, conocido por sus patrones intrincados y un agudo sentido del lenguaje visual aún contemporáneo de priMill. Procedentes de Iconoclast Editions y parte de Beautiful Losers Archiv", estos marcadores encarnan el espíritu" de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture". Este proyecto celebró la cultura del bricolaje y el arte callejero que influyeron en una generación de artistas. Para los miembros de MMills, estos marcadores son una parte tangible de la exposición, que resume la esencia del impacto de la cultura callejera en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión en la que el objeto cotidiano se convierte en un lienzo, combinando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son artículos funcionales y obras coleccionables que llevan el estilo característico del artista a manos de creativos y entusiastas del arte por igual. Mike Mills: The Architecture of Reassurance 1999 Mini libro "The Architecture of Reassurance" de Mike MMills es un cautivador libro de artista de tapa blanda que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, este libro de primera edición mide 7 x 4.25 pulgadas y es un raro objeto de colección procedente directamente del Beautiful Losers Archive. Dentro de sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas de películas que capturan la esencia del viaje de una mujer joven a través de los paisajes suburbanos alrededor de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas de aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante aunque a veces estéril uniformidad del diseño residencial. El trabajo de Mill es conocido por su capacidad de destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. "La Arquitectura de la Tranquilidad" no es una excepción, ya que reflexiona cuidadosamente sobre nuestros entornos y cómo estos dan forma a nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de MMills. Para los admiradores del trabajo de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza táctil del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: CD de edición limitada de Peggy Honeywell Faint Humms 2004 Este objeto de arte es un CD de edición limitada titulado Peggy Honeywell "Faint Humms" de Clare E. Rojas, un artista cuyo trabajo abarca una variedad de medios, y a menudo explora temas de identidad y folclore. Publicado junto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no es sólo un recipiente del arte auditivo de Rojas, sino también un artículo coleccionable que representa la intersección de la música y el arte visual dentro del entorno de la cultura callejera. El CD se presenta en un llamativo estuche naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras de arte visuales. El estuche está envuelto en un forro de espuma, lo que garantiza la protección del disco y refleja el cuidado que se suele dar a la preservación de los objetos de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, recuerda el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonos vibrantes y contrastantes. Esta pieza es una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte que surgen de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. Como lanzamiento de edición limitada, este CD es una instantánea de un momento particular de la historia del arte, que encarna el espíritu creativo de una era en la que las líneas entre diferentes disciplinas artísticas se difuminaron para crear nuevas formas de expresión. Coleccionistas y entusiastas de Clare E. El trabajo de Rojas y aquellos que aprecian el legado de la cultura callejera en el arte encontrarán en este CD una adición significativa a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005 Firmado/Numerado Esta obra de arte es un paquete de pegatinas multiverso personalizado de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, es parte de una edición especial, limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, lo que indica su posición como #de 100. Las dimensiones del estuche son 12.7 x 12.7 cm, un tamaño compacto que resume la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en una elegante caja plateada que brilla con un brillo metálico, el paquete encarna una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. Al mismo tiempo, el icónico emblema de la corona del logo de Ryan McGinness Studios a la derecha es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una serie de pegatinas, cada una de las cuales es un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estos no son meros adornos; son obras de arte adhesivas que permiten al portador llevar una pieza de la estética de McGinness al mundo. Las pegatinas sirven como una galería portátil, una democratización del arte en el corazón del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto coleccionable que difumina los límites entre el arte elevado y la forma artística accesible de las pegatinas.

    €22.930,95

  • Dear Mom College Serigrafía en papel rayado de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Dear Mom College Serigrafía en papel rayado de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Dear Mom College Ruled- Paper Edición limitada Serigrafía dibujada a mano en 5 colores sobre papel de bellas artes Deckled por el Sr. Lavado de cerebro: Thierry Guetta Graffiti artista callejero arte pop moderno. 2021 Edición limitada firmada y numerada de 75 obras de arte Tamaño 22 x 26 Dear Mom Edición en papel cubierta a mano. La celebración artística de la maternidad de Thierry Guetta En el diverso ámbito del pop y el arte callejero, el Sr. Brainwash, el seudónimo de Thierry Guetta, ha creado una pieza que resuena con emociones universales. "Querida mamá" no es sólo una expresión visual; es una oda a las figuras maternas de todo el mundo, que captura la esencia de la gratitud y el afecto que muchos sienten hacia sus madres. Esta serie impresa de edición limitada presenta una composición nostálgica que entrelaza la naturaleza íntima de las notas escritas a mano con la audacia del arte callejero. La serie "Dear Mom" ​​de Guetta es una sincera celebración de la maternidad, inmortalizada a través de una serigrafía dibujada a mano sobre papel artístico adornado. Cada pieza de la edición limitada de 75 es un testimonio de las tiernas y personales cartas de los niños a sus madres. Guetta aprovecha una memoria compartida al seleccionar el motivo universalmente reconocible del papel rayado en la universidad, que evoca la inocencia y la sinceridad de las expresiones juveniles de amor. Elegancia nostálgica del papel decorado a mano en la obra de Guetta La elección del papel decorado a mano añade un elemento de elegancia refinada a las impresiones, sugiriendo que no se trata de meras reproducciones sino de obras de arte cuidadosamente elaboradas. Los bordes adornados aportan una dimensión textural que complementa la profundidad emocional de la serigrafía. La atención de Guetta a la calidad táctil de su trabajo enfatiza la fisicalidad del afecto, un paralelo apropiado con la calidez tangible y el confort que brindan las figuras maternas. Como el Sr. Con un lavado de cerebro, Guetta siempre ha tenido una habilidad especial para combinar técnicas de arte comercial con la espontaneidad y el vanguardia del arte callejero. "Dear Mom" ​​ejemplifica este enfoque, combinando la meticulosidad de un proceso manual de cinco colores con el poder crudo y emotivo de las notas escritas a mano. El resultado es una serie que se siente personal y exquisita, muy parecida al amor que uno siente por una madre. El impacto sentimental de "Dear Mom" ​​en el arte callejero El lanzamiento de "Dear Mom" ​​del Sr. Brainwash va más allá de los límites típicos del arte callejero, llegando al ámbito de lo sentimental y lo sentido. La serie ha tocado la fibra sensible tanto del público como de los coleccionistas, sirviendo como un recordatorio del potencial del arte callejero para perturbar, ganar cariño y celebrar. La obra de Guetta es un poderoso homenaje a los héroes silenciosos de nuestras vidas, nuestras madres, lo que la convierte en una pieza importante en el panorama del arte pop moderno. En el graffiti y el arte callejero, donde a menudo se celebra el encargo, el Sr. La serie "Dear Mom" ​​de Brainwash ofrece un momento de pausa, una contemplación de lo perdurable. Aunque se reproducen mediante serigrafía, las notas escritas a mano conservan su individualidad, haciéndose eco del vínculo único que cada uno de nosotros comparte con nuestra madre.

    €3.503,95

  • Dinero y poder: serigrafía amarilla de Cleon Peterson

    cleon peterson Dinero y poder: serigrafía amarilla de Cleon Peterson

    Dinero y poder: serigrafía de 1 color amarilla extraída a mano en papel Arches Rag de 290 g/m² cubierto a mano por el artista Cleon Peterson Obra de arte de edición limitada. Edición limitada numerada y firmada de 2022 de 75 obras de arte. Tamaño 18 x 18. "El dinero y el poder se han convertido en los principales impulsores del mundo moderno, empujándonos hacia una sociedad corrupta. Los días en que nuestros líderes velaban por los intereses del pueblo son cosa del pasado, reemplazados por el hombre fuerte que acalla las voces disidentes para arreglar las cosas. El dinero elige líderes; a cambio, ellos tienen una deuda con la gente que los puso en el poder, implementando nuestra nueva política pública de avaricia y capitalismo gangsteril. Poco a poco aceptamos la corrupción, la ley se desvanece lentamente y la gente empieza a sentir que la democracia y una sociedad justa y equitativa siempre fueron sólo una ilusión, un sueño del pasado que en realidad nunca existió. -Cleon Peterson Money and Power de Cleon Peterson - Impresión serigráfica de un solo color, hecha a mano y visualmente impactante, producida en una sorprendente edición amarilla. Money and Power de Cleon Peterson es una impresión serigráfica de un solo color, hecha a mano y visualmente impactante, producida en una sorprendente edición amarilla. Creada en 2022 como una edición limitada firmada y numerada de solo 75, esta obra de arte de 18 x 18 pulgadas está impresa en papel de trapo Arches de 290 g/m² con bordes hechos a mano, lo que refuerza su autenticidad cruda y artesanal. Sobre un fondo amarillo saturado, las siluetas negras de figuras uniformadas marchan al unísono bajo una pancarta marcada con un signo de dólar. Esta agresiva formación de agentes sin rostro y portando armas simboliza cómo el capital y la autoridad se han convertido en fuerzas entrelazadas que dan forma a la vida moderna. El contraste del negro sobre el amarillo agudiza la urgencia del mensaje, evocando señales de precaución y advertencias industriales, que reflejan los peligros del poder sin control. Es una declaración audaz, cruda y deliberadamente inequívoca en su crítica de los sistemas políticos y económicos. La protesta visual de Cleon Peterson contra el capitalismo gangsteril El artista estadounidense Cleon Peterson, nacido en 1973, se ha hecho conocido por crear arte que expone las mecánicas del dominio, la sumisión y la violencia sistémica. En Dinero y poder, Peterson aborda lo que él llama capitalismo gangster: la fusión del interés financiero y el autoritarismo. Esta edición amarilla no es una mera variación estética; magnifica la intensidad de la advertencia. Las figuras están representadas sin individualidad, actuando no como funcionarios públicos o protectores, sino como ejecutores de un orden económico corrupto. Cada personaje, con una mano saludando y la otra empuñando un arma de fuego, marcha sin desviarse bajo una pancarta donde el dinero es el emblema. El uso que hace Peterson de la repetición militarizada critica la deshumanización que ocurre cuando se compra la lealtad y se extingue el disenso por la fuerza. La simplicidad visual enmascara un mensaje profundamente complejo: la sociedad ha pasado de los ideales democráticos a una estructura donde el valor de la vida se sopesa frente al precio del poder. Simbolismo y ejecución en la edición serigrafiada amarilla La elección del fondo amarillo en esta edición juega un papel crucial a la hora de reforzar el contenido temático. El amarillo, típicamente asociado con la visibilidad y la advertencia, aporta una claridad cruda a la inquietante unidad de las figuras. Obliga al espectador a enfrentarse a la imagen directamente, sin distracciones ni ambigüedades. La técnica de impresión a mano y el proceso de serigrafía de un solo color garantizan que cada impresión lleve la presencia física de la visión del artista, resistiendo el desprendimiento digital. El papel hecho a mano añade una imperfección orgánica que contrasta con la rigidez mecánica de los manifestantes, subrayando la tensión entre la artesanía individual y la conformidad institucional. Toda la composición funciona como un manifiesto visual, presentando un mundo donde el dinero no es simplemente una herramienta sino una bandera bajo la cual se normalizan la violencia, la obediencia y la corrupción. Dinero y poder como obra definitoria del street pop art y del grafiti Dinero y poder como obra definitoria del street pop art y del grafiti. Comunica urgencia política a través de un lenguaje visual directo, manteniéndose arraigado en los orígenes de protesta del graffiti y la audaz iconografía del arte pop. La obra de Peterson desafía los sistemas de autoridad al confrontar a los espectadores con verdades incómodas, utilizando el arte no como decoración sino como disrupción. Esta edición amarilla destila la desilusión contemporánea en una imagen inolvidable, mostrando cómo la democracia se erosiona cuando el capital se convierte en el poder supremo. Como ocurre con todas las obras más impactantes de Peterson, no exige una reflexión silenciosa: exige conciencia y responsabilidad.

    €662,95

  • Serigrafía con tinta metálica Gattaca de Justin Van Genderen

    Justin Van Género Serigrafía con tinta metálica Gattaca de Justin Van Genderen

    Impresión serigráfica con tinta metálica Gattaca de Justin Van Genderen, tirada a mano sobre papel de bellas artes. Obra de arte serigrafiada de edición limitada. 2013 Firmado y numerado en el reverso Tinta plateada metálica Edición limitada de 50 obras de arte Tamaño 18x24 Serie Ubicación, ubicación, ubicación Serigrafía Pasillo en el edificio Marin County Civic Center San Rafael CA De Gattaca. Serigrafía con tinta metálica Gattaca de Justin Van Genderen Serigrafía con tinta metálica Gattaca de Justin Van Genderen es una serigrafía de edición limitada de 2013 que captura la estética austera y futurista de la película Gattaca. Impresa en papel de bellas artes con tinta metálica plateada, esta obra de arte de 18 x 24 pulgadas es una edición firmada y numerada de 50. El diseño se inspira en el Centro Cívico del Condado de Marin en San Rafael, California, un lugar que aparece de forma destacada en la película. Esta pieza combina la geometría limpia de la arquitectura de mediados de siglo con el minimalismo surrealista del arte pop callejero y el graffiti, creando una imagen que resuena con temas de destino, control y ambición humana. Influencia arquitectónica y minimalismo cinematográfico La composición de esta serigrafía resalta el icónico pasillo curvo del Centro Cívico del Condado de Marin, una estructura diseñada por Frank Lloyd Wright que sirvió como telón de fondo perfecto para la visión de Gattaca de un futuro estéril y genéticamente modificado. La obra de arte emplea una paleta minimalista dominada por azules profundos y plateados, lo que refuerza la atmósfera fría y calculada de la película. Las formas curvas del pasillo guían la mirada del espectador hacia el lanzamiento de un cohete distante, una referencia inequívoca a los temas de la película: los viajes espaciales y la aspiración. La figura humana situada en la base de la composición es pequeña, casi insignificante, y enfatiza la tensión entre la acción individual y el control sistémico. El uso de la perspectiva alarga la estructura, haciendo que la arquitectura parezca abrumadora, muy parecida a la sociedad determinista retratada en la película. Este enfoque visual se hace eco de la estética del arte pop callejero y del grafiti, donde los contrastes marcados y las composiciones dinámicas crean un impacto inmediato. Uso de tinta metálica para evocar un ambiente futurista La incorporación de tinta metálica plateada en esta serigrafía realza su calidad futurista. Los elementos reflectantes captan la luz, imitando las superficies elegantes y de alta tecnología que a menudo se asocian con la ciencia ficción. Este efecto le da a la obra de arte una presencia dinámica, cambiando a medida que interactúa con su entorno. El contraste entre la tinta metálica y los colores de fondo profundos y apagados crea una sensación de profundidad y movimiento, haciendo que la impresión parezca un portal al mundo de Gattaca. La elección de tinta metálica también se relaciona con el lenguaje más amplio del Street Pop Art y el Graffiti Artwork, donde los materiales y las texturas juegan un papel crucial en la creación de imágenes envolventes. Al igual que los artistas del grafiti utilizan pinturas brillantes para captar la luz en las paredes de la ciudad, esta serigrafía utiliza tinta metálica para realzar su sensación de otro mundo, garantizando que la pieza se destaque en cualquier colección. La ciencia ficción y el arte pop callejero y el graffiti La ciencia ficción ha sido durante mucho tiempo una fuente de inspiración para los artistas callejeros y los creadores de arte pop. Los temas de vigilancia, distopía y resiliencia humana resuenan profundamente con la naturaleza rebelde y estimulante del arte urbano. Esta impresión de Justin Van Genderen se alinea con la tradición de utilizar imágenes cinematográficas audaces para explorar cuestiones sociales más amplias. Muchos artistas han tomado como base los temas de Gattaca para comentar cuestiones modernas, desde la ingeniería genética hasta el control corporativo. El lenguaje visual de la película (líneas limpias, ángulos agudos y espacios expansivos y deshumanizantes) se traduce perfectamente al mundo del arte pop callejero y el grafiti, donde la estructura y el contraste son elementos clave. Esta impresión captura esos temas manteniendo al mismo tiempo una calidad estética atemporal que puede apreciarse tanto como un homenaje a la película como una pieza independiente de arte moderno. La serigrafía con tinta metálica Gattaca es un ejemplo sorprendente de cómo el cine, la arquitectura, el arte pop callejero y el graffiti pueden combinarse. Al destilar la esencia visual y temática de Gattaca en una sola imagen, Justin Van Genderen ha creado una pieza que habla tanto a los fanáticos de la película como a los coleccionistas de arte audaz y sugerente.

    €233,95

  • Conjunto de impresión de cartera de proyectos Birdsong Shepard Fairey OBEY x varios artistas

    Shepard Fairey- OBEDECER Conjunto de impresión de cartera de proyectos Birdsong Shepard Fairey OBEY x varios artistas

    Conjunto de serigrafía The Birdsong Project Portfolio de Shepard Fairey OBEY x Varios artistas en obra de arte de edición limitada en papel de bellas artes. 2023 Cada uno firmado por artista, caja firmada por Shepard Fairey y edición limitada numerada de 250 obras de arte de tamaño 12 x 12 Juego de serigrafía para el proyecto Birdsong Portafolio de 20 impresiones diferentes de diferentes artistas. Conjunto de impresión del portafolio del proyecto Birdsong con artistas: Brian Calvin, Danny Romeril, Deedee Cheriel, Duke Riley, Eggpicnic, Ernesto Yerena, Faith47, Isobel Harvey, Jim Houser, Joonbug, Kevin Earl Taylor, Keya Tama, Lovehawk, Mark Mothersbaugh, Monica Canilao, Ravi Zupa, Shepard Fairey, Sophie Wake, Tim Biskup y TOMO77. Pájaros en el reino del arte pop callejero y el graffiti Las aves, como motivos, tienen un atractivo universal y un significado simbólico que resuenan en todas las culturas, lo que las convierte en un tema frecuente en el arte pop callejero y el graffiti. A menudo se utilizan para simbolizar la libertad, la trascendencia y la paz, conceptos que se alinean con la naturaleza liberadora del arte callejero. La representación de aves en este género puede variar desde murales realistas que celebran la biodiversidad hasta íconos estilizados que sirven como metáforas de ideales sociales y políticos. La flexibilidad de las imágenes de aves permite a los artistas callejeros y pop recorrer temas que van desde lo ecológico hasta lo fantástico. En entornos urbanos, donde el hormigón a menudo eclipsa la vegetación, la representación de aves puede ser un recordatorio conmovedor del mundo natural que persiste en medio del paisaje urbano. Pueden contrastar el entorno urbano o como un elemento armonioso, encarnando la tensión y el equilibrio entre lo natural y lo artificial. Simbolismo y técnica en el arte aviar Cuando se representan pájaros en el arte callejero y pop, su representación puede tener múltiples niveles de significado. Por ejemplo, una imagen de una paloma puede ser un símbolo sencillo de paz o recontextualizada para comentar sobre cuestiones de guerra y conflictos urbanos. Las técnicas artísticas empleadas para representar aves también pueden variar ampliamente, desde representaciones fotorrealistas elaboradas que celebran la belleza de estas criaturas hasta interpretaciones geométricas abstractas que destilan sus formas en formas y colores esenciales. La diversidad de especies de aves también ofrece una rica paleta para que los artistas puedan dibujar, y los colores y patrones de diferentes aves brindan una inspiración infinita para la experimentación visual. En el arte pop callejero y el graffiti, la representación de aves puede ser tanto una celebración de la diversidad de la naturaleza como un desafío artístico, empujando a los artistas a capturar la esencia de estas criaturas de maneras innovadoras. El impacto cultural del arte con temática aviar Las obras de arte que representan aves tienen el potencial de tener un impacto cultural significativo, particularmente en el contexto de la conciencia ambiental y los esfuerzos de conservación. Arte pop callejero y graffiti Las obras de arte que muestran aves pueden llamar la atención sobre la difícil situación de las especies en peligro de extinción o la importancia de los espacios verdes urbanos. Además, estas obras de arte pueden contribuir al bienestar estético y psicológico de los habitantes de las ciudades, ofreciendo momentos de belleza y reflexión en medio del ajetreo urbano. El reconocimiento universal de las imágenes de aves también significa que el arte con temática aviar tiene un amplio atractivo y puede trascender las barreras lingüísticas y culturales. Esto convierte a las aves en un tema ideal para el arte público destinado a atraer audiencias diversas y fomentar un sentido de comunidad y aprecio compartido por la naturaleza. Las aves son un tema dinámico y multifacético dentro del Street Pop Art y el graffiti, y sirven como símbolos de libertad, agentes de belleza y recordatorios del mundo natural. Su representación en el arte puede variar de literal a simbólica, de realista a abstracta, y cada interpretación ofrece una faceta diferente de significado y valor estético.

    €1.911,95

  • Save The World Deck - Monopatín multicolor de Rip N Dip Silkscreen

    rasgar y sumergir Save The World Deck - Monopatín multicolor de Rip N Dip Silkscreen

    Tabla Save The World: cubierta de patineta con serigrafía de edición limitada multicolor, obra del artista de la cultura pop callejera Rip N Dip. Tabla de skate de diseñador de ejecución limitada.

    €179,95

  • Somos dueños del futuro Serigrafía de metal y aluminio de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Somos dueños del futuro Serigrafía de metal y aluminio de Shepard Fairey- OBEY

    We Own the Future Metal Edition Serigrafía de 2 colores extraída a mano sobre metal de aluminio por el artista de pop graffiti Shepard Fairey- Obey x Antonino D'Ambrosio Rare Street Art Obra de arte de edición limitada. 2015 Firmado por Shepard Fairey y edición limitada numerada de 3 obras de arte, tamaño 18x24 ¡Edición extremadamente baja de solo 3! SOMOS PROPIETARIOS DEL FUTURO METAL Edición de bellas artes: Serigrafía sobre metal Serigrafía sobre metal (aluminio) Impreso Matters-Detroit 18 x 24 pulgadas (45.7 x 61 cm) 2015. Somos dueños del futuro Los creadores del fuego transforman nuestro mundo con una respuesta creativa "We Own the Future" es una serigrafía en metal creada por Shepard Fairey en 2015 como parte de su campaña de arte OBEY. El estampado presenta una imagen estilizada del rostro de una mujer, con las palabras "WE OWN THE FUTURE" en letras negritas en la parte superior. La mujer de la imagen lleva un sombrero y sostiene una llama con alas de ángel. El uso que hace Fairey de letras y metal es un guiño a la estética punk del futuro que ha influido en gran parte de su trabajo. El mensaje de la impresión es un llamado a la acción para que las personas se apropien de su futuro y se esfuercen por lograr un cambio positivo en el mundo. Habla de la creencia de Fairey en el poder del activismo de base y la capacidad de los individuos para lograr cambios a través de sus acciones. "We Own the Future" se produjo en una edición limitada de 3 impresiones, cada una de las cuales está firmada y numerada por el artista. La impresión mide 18 x 24 pulgadas y está impresa en aluminio, lo que le da un aspecto elegante y moderno. Como ocurre con gran parte del trabajo de Fairey, "We Own the Future" se ha convertido en un símbolo popular de resistencia y activismo, apareciendo en carteles de protesta y en el arte callejero en todo el mundo. 0

    €4.975,95

  • Serigrafía en blanco El murciélago de Marie Bergeron

    María Bergeron Serigrafía en blanco El murciélago de Marie Bergeron

    The Bat- White Edición limitada Serigrafía de 2 colores sobre papel de bellas artes de Marie Bergeron, artista callejera contracultural.

    €90,95

  • Hola mi nombre es AP Serigrafía por Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Hola mi nombre es AP Serigrafía por Shepard Fairey- OBEY

    Hola, mi nombre es AP Serigrafía a prueba de artista de Shepard Fairey - OBEY Serigrafía extraída a mano en papel de bellas artes Speckletone color crema Obra de arte pop callejero de edición limitada. Prueba de artista AP 2019 Obra de arte AP firmada y marcada Tamaño 18x24 Serigrafía de Andre el gigante Hola, mi nombre es etiqueta con nombre y graffiti Shepard Fairey es un nombre que resuena profundamente en los ámbitos del arte pop, el arte callejero y el graffiti. Reconocido por su icónica campaña "OBEY", las contribuciones de Fairey al mundo visual han sido a la vez provocativas e impactantes. Una encarnación notable de su destreza es la serigrafía "Hello My Name Is AP Artist Proof" de 2019. Esta pieza no solo es un testimonio de la habilidad de Fairey como artista, sino que también dice mucho sobre la evolución del arte callejero. Elaborada meticulosamente a mano, esta serigrafía adorna el papel artístico color crema moteado, añadiendo un toque de encanto vintage al ya rico diseño. La pieza es exclusiva en su tipo y está marcada como Prueba de Artista, lo que la distingue de las ediciones regulares y le otorga un estatus especial para coleccionistas y entusiastas del arte. La imagen central, André el Gigante, reinventada en un formato de etiqueta con el nombre 'Hola, mi nombre es', sirve como un ancla visual convincente. André el Gigante ha sido un motivo recurrente en la obra de Fairey, simbolizando la contracultura, el desafío y el poder del arte para desafiar las normas. Esta serigrafía en particular no es simplemente una obra de arte; es un reflejo del espíritu de la época. El arte callejero, que tiene sus orígenes en exhibiciones de arte no autorizadas y graffiti, ha crecido hasta convertirse en una forma respetada de expresión artística, que combina disensión y estética. La representación de Fairey de André el Gigante yuxtapuesta a una etiqueta con su nombre omnipresente muestra la dicotomía entre la identidad individual y las etiquetas sociales. Para aquellos que se encuentran en la intersección de la cultura pop, el graffiti y el arte contemporáneo, "Hello My Name Is AP Artist Proof" de Shepard Fairey es una representación convincente de cómo el arte callejero ha evolucionado, ha crecido y ha dejado una marca indeleble en el mundo. paisaje visual de nuestros tiempos.

    €519,95

  • Brooklyn Water Towers HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Bobby Hill Brooklyn Water Towers HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Brooklyn Water Towers Edición limitada Serigrafía de técnica mixta adornada a mano en papel pesado de 200 libras por Bobby Hill Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Cada pieza es única y los colores, pinturas y pinturas en aerosol hechos a mano por el artista son aleatorios, varían y es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen. "Utilizo imágenes fotográficas como base para el arte, pero a veces dibujaba directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que consideraba importantes. Cada pieza de esta serie se serigrafió individualmente y se serigrafió a mano. "Pintado usando una variedad de acrílicos y otros medios. Fíjate en los colores más que en la imagen, aunque a veces eso puede ser difícil de hacer. Los colores representan lo que está sucediendo en mi vida en un momento dado". -Bobby Hill

    €138,95

  • UTLA- Stand With LA Teachers Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas UTLA- Stand With LA Teachers Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    UTLA- Stand With LA Teachers Serigrafía de edición limitada de 3 colores extraída a mano sobre papel de bellas artes por Ernesto Yerena Montejano (Hecho Con Ganas), famoso artista pop mexicano-estadounidense. 2019 Edición limitada firmada y numerada de 300 Tamaño 18x24 Encarnando el espíritu de defensa y la esencia de la solidaridad comunitaria, "Stand With LA Teachers" de Ernesto Yerena Montejano emerge como un poderoso ejemplo del arte como recipiente para un mensaje social y una identidad cultural. Esta serigrafía de edición limitada de 2019 es un himno visual creado para apoyar la lucha de los maestros de Los Ángeles por los derechos de los estudiantes, producido acertadamente bajo el apodo de estudio del artista Hecho Con Ganas. Cada una de las 300 impresiones firmadas y numeradas, de tamaño 18x24 pulgadas y dibujadas a mano, captura el entusiasmo del movimiento United Teachers Los Angeles (UTLA), que celebra el papel de los educadores como pilares del marco democrático. Yerena Montejano, ampliamente reconocida por su obra de arte pop mexicano-estadounidense, entrelaza tonos vibrantes y líneas gráficas atrevidas para crear un rostro tan evocador como icónico. Esta pieza muestra una combinación armoniosa de rojos, amarillos y verde azulados, colores que tradicionalmente simbolizan pasión, energía y claridad. Estos colores saltan del papel artístico, generando un sentido de urgencia y unidad en apoyo a la comunidad educativa. Su estilo se hace eco de los sentimientos del arte pop clásico con un toque contemporáneo, haciendo de su trabajo una intersección entre las bellas artes y el arte callejero. Lo que distingue a esta obra de arte del arte pop y del graffiti es su inconfundible propósito. No es sólo una imagen sino una declaración, un llamado al público a reconocer el papel crucial que desempeñan los educadores en la configuración del futuro. La impactante imagen de un maestro en esta impresión encarna la dedicación y resiliencia de quienes ejercen la profesión. Al mismo tiempo, el mensaje textual “Las escuelas comunitarias construyen la democracia” subraya la creencia en la educación como elemento fundamental del progreso social. "Stand With LA Teachers" es más que una mera pieza decorativa; es una marca de tiempo histórica y una herramienta sociopolítica que une el mundo del arte con las realidades concretas del activismo educativo. El trabajo de Montejano resuena en el panorama del arte pop, llevando consigo las voces de los educadores y la fuerza de la defensa comunitaria.

    €282,95

  • Serigrafía de pintura en aerosol HPM del Año Nuevo chino de Kelsey Brookes

    kelsey brookes Serigrafía de pintura en aerosol HPM del Año Nuevo chino de Kelsey Brookes

    Serigrafía con pintura en aerosol HPM del Año Nuevo chino de Kelsey Brookes Serigrafía en papel Wove Fine Art Obra de arte pop callejero de edición limitada. 2006 Pintura en aerosol firmada y numerada Técnica mixta HPM embellecida Edición limitada de 50 obras de arte Tamaño 20x20 Descubriendo la vitalidad del "HPM del Año Nuevo Chino" de Kelsey Brookes El "HPM del Año Nuevo Chino" de Kelsey Brookes es una obra de arte convincente que es un vívido testimonio de la polinización cruzada de las sensibilidades del arte pop y el arte callejero. Esta pieza de edición limitada, creada en 2006, es una fusión de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía sobre papel artístico tejido. La obra de arte, que mide 20 x 20 pulgadas, es parte de una serie adornada limitada a 50 piezas firmadas y numeradas. Es una importante pieza de colección que captura un momento específico en la exploración artística de Brookes. El trabajo se caracteriza por el enfoque distintivo de Brookes hacia el arte pop callejero y el graffiti, empleando un lenguaje visual profundamente arraigado en las estructuras científicas que estudió como bioquímico. El "HPM del Año Nuevo Chino" muestra su transición de los patrones microscópicos de las moléculas a la complejidad macroscópica del arte visual. Sus piezas no son sólo exploraciones de color y forma; profundizan en los reinos de la espiritualidad y la conciencia, resonando con los patrones vibratorios de la vida misma. La síntesis artística en el "Año Nuevo chino HPM" de Brookes "HPM del Año Nuevo Chino" de Brookes es una síntesis artística que captura la esencia de la celebración, la reflexión y el comienzo de un nuevo ciclo como lo denota el Año Nuevo Chino. La obra de arte está imbuida de una sensación de ritmo y energía, utilizando una paleta que es a la vez exuberante y armoniosa. La pintura en aerosol añade una dimensión textural que hace eco de la espontaneidad del arte callejero. Al mismo tiempo, la técnica de la serigrafía proporciona precisión y replicabilidad que la vinculan a las tradiciones del arte pop. Las imágenes en capas del grabado, que presentan un collage de rostros de animales feroces, hablan del poder y el dinamismo que a menudo se asocian con el año nuevo en la cultura china. Los animales, que posiblemente evocan el espíritu del zodíaco chino, están representados con una intensidad cruda que capta la atención del espectador. Cada impresión de la edición está adornada a mano, lo que garantiza que, si bien cada pieza sigue siendo parte de la serie, también se presenta como una obra de arte única. Resonancia cultural del "Año Nuevo Chino HPM" El "Año Nuevo Chino HPM" resuena con el simbolismo cultural y la celebración de nuevos comienzos, temas universalmente comprendidos y apreciados. La capacidad de Brookes para entrelazar estos elementos en su trabajo manteniendo un estilo distintivo indica su posición dentro de la escena del arte contemporáneo. La naturaleza de edición limitada de la impresión y sus cuidadosos adornos hechos a mano sugieren un toque personal del artista, añadiendo profundidad al valor colectivo de la serie. La obra de arte es un festín visual que atrae al espectador en múltiples niveles. En la superficie, es una expresión audaz y colorida que capta la atención. Aún así, en un nivel más profundo, es una interacción sofisticada de símbolos culturales tradicionales y técnicas artísticas modernas. Kelsey Brookes ha creado una pieza que refleja su visión artística única y habla de una narrativa más amplia de celebración y reflexión cultural. El legado del "Año Nuevo chino HPM" de Kelsey Brookes El legado del "HPM del Año Nuevo Chino" de Kelsey Brookes es un símbolo del impacto que los artistas modernos pueden tener cuando combinan técnicas tradicionales con temas contemporáneos. La serie impresa de edición limitada es un testimonio del compromiso del artista con su oficio y su capacidad para interactuar con su audiencia a través de obras visualmente deslumbrantes y temáticamente ricas. El trabajo de Brookes, incluido "Chinese New Year HPM", continúa desafiando y ampliando las definiciones de arte pop callejero y graffiti. Al incorporar elementos de su formación científica en su arte, Brookes forja una conexión entre lo analítico y lo creativo, brindando una nueva perspectiva sobre las posibilidades dentro del mundo del arte.

    €491,95

  • ¡Votar! Serigrafía Alto al Fascismo de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas ¡Votar! Serigrafía Alto al Fascismo de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    ¡Votar! Stop Fascism Serigrafía de 4 colores extraída a mano sobre papel de bellas artes por el artista Shepard Fairey Obey x Ernesto Yerena Montejano- Obra de arte de edición limitada de Hecho Con Ganas. 2020 Firmado por ambos artistas y edición limitada numerada de 450 obras de arte Tamaño 18x24 “Es un honor colaborar una vez más con Shepard y NDLON (Red Nacional de Organización de Jornaleros) y lanzar esta nueva interpretación del póster We Are Human que hicimos originalmente durante 10 hace años que. Esta imagen se titula '¡Vota! Detengamos el fascismo.' Las ganancias se destinarán a la impresión de más carteles y también a una tirada masiva de pegatinas que se distribuirán en ciudades de todo el país. ¡Prohibamos juntos para detener el fascismo y asegurémonos de sacar a Trump del poder! Gracias." -Ernesto Yerena El ámbito del arte contemporáneo ha sido a menudo una plataforma para la expresión política, especialmente en géneros como el arte pop, el arte callejero y el graffiti. Un ejemplo sorprendente que se destaca de los últimos tiempos es la obra de arte "Vota! Alto Al Fascismo", una serigrafía de 4 colores dibujada a mano sobre papel de bellas artes. Esta pieza es una creación de dos artistas fenomenales, Shepard Fairey de Obey y Ernesto Yerena Montejano de Hecho Con Ganas. Ambos artistas son famosos por sus posturas audaces y sus vibrantes representaciones de cuestiones sociopolíticas, y esta pieza en particular muestra su brillantez combinada. Lanzada en 2020, la obra de arte no es solo una pieza de declaración, sino un testimonio de la urgencia y la importancia del mensaje que transmite. Limitada a una edición de 450, cada obra de arte está meticulosamente firmada tanto por Shepard como por Ernesto, lo que indica su compromiso personal con la causa que representa. Las dimensiones de 18x24 la convierten en una pieza llamativa, lo que garantiza que el mensaje se vea y se sienta. Inspirándose en un cartel "Somos humanos" de hace una década, esta interpretación moderna enfatiza la importancia de votar y la extrema necesidad de detener el ascenso del fascismo. El comentario de Ernesto ilustra aún más el motivo central detrás de esta colaboración, arrojando luz sobre el objetivo más amplio de difundir el mensaje en ciudades de todo el país a través de carteles y pegatinas. Atractiva, evocadora y siempre relevante, la obra de arte "Vota! Alto Al Fascismo" combina a la perfección los límites entre el arte y el activismo. A medida que evolucionan el arte pop y el arte callejero, estas piezas siguen siendo un testimonio de su profundo impacto en la sociedad, instando a los espectadores a actuar y ser parte de un movimiento más amplio.

    €335,95

  • Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Factory Stacks- Endless Power Silkscreen Print de Shepard Fairey- OBEY

    Factory Stacks: Endless Power, serigrafía de edición limitada extraída a mano en 6 colores sobre papel artístico Fine Speckletone de Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. 2022 Firmado por Shepard Fairey Numerado 18x24 pulgadas. Serigrafía sobre papel crema grueso Speckletone. Edición numerada del año 350. Estas imágenes de “Factory Stacks” combinan la potencia austera y angular de la arquitectura fabril con elementos gráficos que hablan de lo que promovemos y adoptamos como sociedad, incluso cuando esas cosas son destructivas. Las industrias de combustibles fósiles tienen un enorme poder económico, pero ahora sabemos que las fuentes de combustibles fósiles no sólo son finitas sino que su uso es terrible para el cambio climático y, por tanto, para los ecosistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. Desafortunadamente, debido al poder político de estas industrias y la apatía pública sobre el cambio climático, el gobierno subsidia a las industrias de combustibles fósiles por miles de millones de dólares incluso mientras dañan el medio ambiente. El gobierno trabaja para los ciudadanos, por lo que la elección es nuestra. ¿Apoyamos el poder ilimitado de las ricas corporaciones de combustibles fósiles? ¿O políticas que pongan la Tierra en primer lugar y el planeta antes que las ganancias? Por favor, lea ESTO LO CAMBIA TODO de Naomi Klein para comprender mejor el conflicto entre los intereses económicos y el cambio climático. Una parte de las ganancias de la venta de esta impresión se destinará a Greenpeace para luchar contra el cambio climático. Gracias por preocuparte.” – Shepard Factory Stacks – Endless Power Impresión serigráfica de Shepard Fairey Factory Stacks – Endless Power es una audaz impresión serigráfica de 6 colores creada en 2022 por Shepard Fairey, una de las figuras más influyentes del arte pop callejero y el grafiti. Esta edición limitada numerada y firmada de 18 ejemplares, de 24 x 350 pulgadas, está impresa en papel Speckletone crema grueso y encarna la estética distintiva de Fairey: una fusión de composición de estilo propagandístico, mensajes sociopolíticos y precisión en el diseño gráfico. Continúa su serie Factory Stacks, una campaña visual destinada a confrontar los desequilibrios ambientales y sistémicos, particularmente aquellos que rodean a la industria de los combustibles fósiles. El lenguaje visual del dominio industrial Esta pieza presenta dos chimeneas gemelas que emergen de una fábrica y exhalan espesas columnas de humo que se curvan en arcos geométricos contra un fondo fracturado. La composición es imponente y elegante, representada en la paleta característica de Fairey de rojo, azul, crema y negro con acentos de dorado y gris. Una sección en la esquina superior presenta símbolos gráficos como monedas y figuras de autoridad uniformadas con el texto “Poder infinito”, que conecta visualmente la dependencia de los combustibles fósiles con el control estatal y corporativo. Abajo, las llamas lamen la base de la estructura, simbolizando la destrucción enmascarada de progreso. Las imágenes estilizadas y las siluetas audaces evocan carteles políticos retro, transformando la fábrica en un ícono de la ambición industrial desenfrenada. El título “Poder infinito” es una ironía mordaz. Habla de la ilusión del consumo ilimitado de energía posibilitado por los combustibles fósiles y hace referencia a la estructura de poder político que sustenta este sistema destructivo. Fairey utiliza la metáfora visual de la contaminación y el fuego no sólo como señales de advertencia ambiental, sino como emblemas de la negativa del capitalismo a girar hacia la sostenibilidad. El grabado de bellas artes como protesta callejera Esta edición está hecha a mano y serigrafiada, y muestra la destreza técnica de Fairey al combinar líneas nítidas y campos de colores vibrantes. La fisicalidad de la serigrafía (cada capa aplicada con intención) es paralela a la creencia del artista en la acción directa. El papel Speckletone utilizado añade textura y peso, reforzando la presencia física de la pieza y el vínculo con los carteles de protesta del pasado. Como grabador arraigado en la tradición del arte callejero, Fairey adopta la reproducibilidad sin sacrificar la singularidad. Sus serigrafías son a la vez artefactos de bellas artes y herramientas de comunicación de masas. Factory Stacks – Endless Power no depende de la abstracción. Fuerza la claridad, haciendo que su crítica ambiental sea visualmente inmediata y emocionalmente provocativa. Comentario político a través de una estética inspirada en el grafiti El trabajo de Fairey se sitúa constantemente entre las bellas artes y el grafiti, y esta pieza no es una excepción. Al incluir símbolos de nacionalismo, dinero y chimeneas, alinea el poder corporativo y la degradación ambiental en un único lenguaje visual. Como parte del espíritu más amplio de la campaña OBEY Giant, la obra de arte invita a los espectadores a cuestionar la legitimidad de la autoridad, el capitalismo y el consumo. En la parte inferior izquierda de la pieza, Fairey incrusta el número de edición y su firma, reforzando su condición de objeto de colección. Sin embargo, a diferencia del arte de galería convencional, esta pieza fue creada para comunicarse con el público. Una parte de las ganancias de este lanzamiento se donó a Greenpeace, lo que subraya el compromiso del artista con el activismo a través del arte. Factory Stacks – Endless Power no es un lamento, es una demanda visual. Recuerda a los espectadores que el poder, tanto político como industrial, no es infinito a menos que la gente lo permita.

    €541,95

  • Chalino Sanchez Original Colorway HPM Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Chalino Sanchez Original Colorway HPM Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas

    Chalino Sanchez Original Colorway HPM Serigrafía de Ernesto Yerena Montejano- Hecho Con Ganas Pintura en aerosol serigrafiada a 4 colores sobre papel de bellas artes adornado a mano Obra de arte pop callejero de edición limitada. 2022 Pintura en aerosol con plantilla firmada y numerada, adornada a mano con HPM, edición limitada de obra de arte única por determinar, tamaño 20.5 x 26.5, combinación de colores original de El Rey del Corrido. Tributo de Ernesto Yerena Montejano a una leyenda musical "Chalino Sanchez Original Colorway HPM" de Ernesto Yerena Montejano es una sorprendente pieza de arte callejero pop que rinde homenaje al fallecido cantautor mexicano Chalino Sánchez, El Rey del Corrido. Esta obra de arte es una combinación única del estilo característico de Montejano y el espíritu de la música de Sánchez, un género profundamente arraigado en la tradición narrativa de los corridos, que son baladas que cuentan historias de pasión, lucha y resistencia. Creada en 2022, la pieza muestra la rica interacción entre el arte visual y la música, simbolizando la identidad cultural y el recuerdo a través de su vibrante serigrafía de 4 colores y pintura en aerosol sobre papel artístico adornado a mano. Capturando la esencia de Chalino Sánchez en el arte pop callejero La obra de arte de Montejano captura la esencia de Chalino Sánchez con un lenguaje visual que resuena en el arte pop callejero y el graffiti. El uso de colores llamativos y los bordes del papel decorados a mano le dan a la obra una sensación cruda y auténtica, haciéndose eco de la cruda realidad de las letras y la historia de vida de Sánchez. La edición limitada, firmada y numerada por el artista, refleja la íntima conexión entre el arte y su tema. Ofrece recuerdos culturales únicos tanto para los entusiastas del arte como de la música. Técnicas de arte callejero y sensibilidades del arte pop Las técnicas empleadas en la creación de "Chalino Sanchez Original Colorway HPM" son características de la espontaneidad del arte callejero y la inclinación del arte pop por las imágenes audaces. El uso de pintura en aerosol para esténciles por parte de Montejano agrega una capa de textura y profundidad, lo que hace que cada impresión de la serie sea una pieza única. La pintura en aerosol, herramienta frecuentemente asociada al carácter rebelde del graffiti, contrasta con el proceso controlado de la serigrafía, dando como resultado una pieza a la vez planificada e improvisada, minuciosa y expresiva. Aporte Artístico de Ernesto Yerena Montejano La obra de Montejano se destaca en el arte contemporáneo por combinar técnicas de arte callejero con narración cultural. Sus piezas a menudo reflejan temas sociales y políticos, centrándose en experiencias chicanas e indígenas. En "Chalino Sanchez Original Colorway HPM", Montejano continúa esta tradición, utilizando el medio visual para celebrar y explorar las complejidades de la identidad mexicano-estadounidense y el cruce cultural encarnado por Chalino Sanchez. "Chalino Sanchez Original Colorway HPM" de Ernesto Yerena Montejano es más que una obra de arte: es una oda visual a una figura icónica cuya música continúa inspirando y resonando en personas a través de fronteras.

    €692,95

  • Serigrafía Sea Also Rises Wolves of MekHead Island de Tim Doyle

    Tim Doyle Serigrafía Sea Also Rises Wolves of MekHead Island de Tim Doyle

    Sea Also Rises- Wolves of MekHead Island Edición limitada Serigrafía dibujada a mano en 5 colores sobre papel de bellas artes por Tim Doyle Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 1ª Impresión. "Los lobos de la isla Mekhead" 24" x 36" Impresión a 5 colores Edición de 125

    €200,95

  • Serigrafía Universal Dignity de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Serigrafía Universal Dignity de Shepard Fairey- OBEY

    Serigrafía de edición limitada dibujada a mano de Universal Dignity en 4 colores sobre papel en tono crema moteado por Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. Impresión firmada de edición limitada de 2022. 18 pulgadas x 24 pulgadas Edición de 600 3 de junio de 2022 "La impresión "Dignidad Universal" tiene como objetivo promover la paz, la igualdad y la humanidad. Me gustaría ver una suposición fundamental de que TODAS las personas merecen respeto y dignidad humana. Esto se aplica al significado universal de dignidad, ser valorado y respetado. por lo que eres, en lo que crees y cómo vives tu vida. Me considero un ciudadano global, y aunque creo que las naciones cumplen una función estructural, todas las personas deben ser iguales y la vida de todos cuenta igual sin importar dónde ellos viven." -Shepard Fairey

    €490,95

  • Storm Trooper HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Bobby Hill Storm Trooper HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Storm Trooper Edición limitada Serigrafía de técnica mixta adornada a mano en papel pesado de 200 libras por Bobby Hill Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Cada pieza es única y los colores, pinturas y pinturas en aerosol hechos a mano por el artista son aleatorios, varían y es posible que no recibas el artículo exacto que se muestra en la imagen. "Utilizo imágenes fotográficas como base para el arte, pero a veces dibujaba directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que consideraba importantes. Cada pieza de esta serie se serigrafió individualmente y se serigrafió a mano. "Pintado usando una variedad de acrílicos y otros medios. Fíjate en los colores más que en la imagen, aunque a veces eso puede ser difícil de hacer. Los colores representan lo que está sucediendo en mi vida en un momento dado". -Bobby Hill

    €138,95

  • Presidente Ma- Bird es la palabra Serigrafía de Frank Kozik

    Frank Kozik Presidente Ma- Bird es la palabra Serigrafía de Frank Kozik

    Presidente Mao-Bird es la serigrafía de edición limitada de 3 colores dibujada a mano sobre papel de bellas artes realizada por el artista artístico Frank Kozik. El pájaro es la palabra Presidente Mao Print. Esta impresión de Kozik Glicee fue emitida directamente con el presidente Mao Bust. La impresión no se puso a disposición del público en general ni se vendió en ninguna tienda. Tinta metálica dorada.

    €200,95

  • Serigrafía Revolution Girl de WK Interact x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Serigrafía Revolution Girl de WK Interact x Shepard Fairey- OBEY

    Serigrafía Revolution Girl de WK Interact x Shepard Fairey: OBEY, 1 color tirado a mano en papel de bellas artes Speckletone, obra de arte de edición limitada Obey Pop Culture Artist. 2007 Firmado por WK Interact y Shepard Fairey - OBEY Edición limitada de 250 obras de arte Tamaño 18x24 Serigrafía. En esta edición se numeraron las impresiones de No Obey/WK Revolution Girl y la mitad de WK no firmó; Ambos artistas firmaron esta obra de arte. Pequeño pliegue en la esquina inferior derecha. "Revolution Girl" es una colaboración convincente entre Shepard Fairey, el fundador de OBEY, y WK Interact, un artista conocido por su dinámico arte callejero. Esta serigrafía a un color, producida en 2007, ejemplifica la confluencia de dos estilos distintivos que han dado forma al vocabulario visual del arte callejero y la cultura pop. La pieza, que mide 18 x 24 pulgadas e está impresa en papel artístico Speckletone, es parte de una serie de edición limitada con solo 250 ejemplares. Significativamente, esta impresión tiene doble firma de ambos artistas, una rareza dado que no todas las impresiones de esta serie fueron firmadas por WK. Interactúe y ninguno fue numerado, lo que agrega una capa de exclusividad a esta obra de arte. La imagen es una representación austera y de alto contraste que transmite una sensación de urgencia y desafío, característica del trabajo de Fairey, combinada con la energía cinética del enfoque de WK Interact hacia el arte callejero. La pieza presenta una figura que es una instancia asertiva y revolucionaria, que captura el espíritu de protesta y empoderamiento. Esta obra de arte habla del corazón del propósito del arte callejero: desafiar las normas e inspirar cambios a través de la disrupción visual. La presencia de un pequeño pliegue en la esquina inferior derecha de la impresión es un testimonio de su recorrido y autenticidad, un guiño a la vida a menudo impermanente y accidentada del arte callejero. Al fusionar sus distintas firmas artísticas, Fairey y WK Interact crean una narrativa que es a la vez una declaración política y estética, que resuena con el núcleo de la intención del arte pop de desdibujar los límites entre el arte "alto" y la cultura "baja". "Revolution Girl" no es sólo una obra de arte sino un artefacto cultural que resume el espíritu de su época, donde el arte se convirtió en un altavoz del discurso social y político. Esta impresión es un testimonio de la influencia del arte callejero en la escena del arte contemporáneo, marcando su evolución desde los márgenes hasta una forma reconocida y vital de expresión artística que involucra la conciencia pública.

    €974,95

  • Serigrafía Cherry Glitter de Buff Monster

    Monstruo aficionado Serigrafía Cherry Glitter de Buff Monster

    Serigrafía Cherry Glitter de Buff Monster, dibujada a mano en papel de bellas artes, obra de arte de edición limitada. 2007 Edición limitada firmada y numerada de 100 serigrafías con obra de arte con purpurina Tamaño 20x20 Serigrafía Cereza Helado Medusa Demonio estilizado "Cherry Glitter" es una cautivadora serigrafía del icónico artista callejero Buff Monster, conocido por sus vibrantes contribuciones al movimiento del arte pop callejero. Esta creación hecha a mano en 2007 sobre papel artístico presenta imágenes divertidas y deliciosas que son atractivas y caprichosas. Como edición limitada firmada y numerada de 100 ejemplares, representa una oportunidad exclusiva para que los coleccionistas posean una pieza de la ilustre obra de Buff Monster. La obra de arte, de tamaño 20 (20 x 20 pulgadas), representa un montículo de criaturas caprichosas coronadas con cerezas, sobre un fondo de ornamentados patrones florales. El uso de purpurina en el proceso de serigrafía añade una calidad táctil a la impresión, creando una interacción dinámica de textura y luz. Este efecto brillante realza el impacto visual de la pieza, atrayendo a los espectadores a un mundo fantástico creado por la imaginación del artista. "Cherry Glitter" de Buff Monster es emblemático de su estética, que a menudo incorpora colores brillantes, líneas atrevidas e influencias de diversas fuentes de la cultura pop, incluida la cultura japonesa kawaii (linda). El contraste del fondo monocromático con los toques de rosa de las cerezas muestra el hábil uso del color por parte del artista para llamar la atención y transmitir emoción. Esta serigrafía es una representación por excelencia de la fusión entre la calle y el mundo de las bellas artes. La decisión del artista de trabajar con serigrafía, un método tradicionalmente vinculado con la producción en masa y el arte comercial, se alinea con el espíritu del arte pop. Sin embargo, la técnica de la obra hecha a mano y su naturaleza de edición limitada también le confieren un aire de exclusividad y artesanía a menudo asociada con las bellas artes. "Cherry Glitter" resuena dentro del género del arte pop callejero como una celebración de la alegría y la belleza inherente en la expresión lúdica e imaginativa. Es un testimonio del compromiso de Buff Monster de ampliar los límites del arte callejero, convirtiéndolo en una pieza duradera que continúa encantando y atrayendo al público de todo el mundo.

    €1.171,95

  • Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr. Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía de técnica mixta en Deckled Fine Art Paper Edición limitada de arte pop callejero. 2018 Pintura en aerosol enmarcada personalizada firmada, pintura acrílica, técnica mixta, obra de arte adornada con HPM, tamaño 36.5 x 48.5. Estilística portada de cómic del superhéroe Capitán América de Marvel Comics con toneladas de colorida pintura en aerosol y pintura adornada a mano. Marco de color bronce estilo martillado envejecido adornado personalizado Tamaño 46.5x58.5 La interpretación artística de Thierry Guetta del Capitán América En Street Pop Art y Graffiti Artwork, 2018 fue testigo de una extraordinaria fusión de heroísmo del cómic y lenguaje visual urbano con Thierry Guetta, conocido en el mundo del arte como Mr. Brainwash, presentando su creación única, "Capitán América". Esta pieza ejemplifica la atrevida combinación de imágenes clásicas de superhéroes con el poder crudo y expresivo de las técnicas del arte callejero. El trabajo de Thierry Guetta frecuentemente trastoca los límites convencionales entre el arte elevado y la cultura popular, recurriendo a símbolos familiares de nuestra conciencia colectiva y reimaginándolos a través de una lente de realismo descarnado y abstracción vibrante. En "Capitán América", Guetta muestra su estilo distintivo de arte enérgico y de medios mixtos, que se ha convertido en un sello distintivo de su obra. Esta impresionante serigrafía adornada a mano da vida al icónico superhéroe de Marvel Comics sobre un fondo de papel artístico adornado. El uso dinámico de pinturas acrílicas y en aerosol acentúa aún más la obra de arte, que envuelve al superhéroe en una cascada de colores vivos y goteantes. Esta no es sólo una representación del Capitán América; es una encarnación de la esencia del personaje, presentada a través del prisma de la sensibilidad del arte callejero. Composición y artesanía en "Capitán América" "Capitán América" ​​de Guetta representa la habilidad del artista para manipular la forma y el contenido para ofrecer una declaración visual poderosa. La composición toma prestado el diseño de la portada estilística de un cómic, pero está fracturada y recompuesta con un caos controlado característico del trabajo de Guetta. La obra de arte es una pieza de edición limitada que lleva la firma del artista, lo que da fe de su autenticidad y el prestigio de poseer un original de Guetta. El tamaño de la obra de arte, que mide 36.5 x 48.5 pulgadas, proporciona un gran lienzo para la explosiva creatividad de Guetta. Por el contrario, el marco de color bronce de estilo antiguo martillado adornado a medida, con un tamaño de 46.5 x 58.5 pulgadas, le da un recinto resistente y majestuoso. El impacto del Street Pop Art, como se ve en "Capitán América" ​​de Guetta, es profundo y señala un cambio en la forma en que la sociedad contemporánea consume y aprecia el arte. A través de la lente de este género, íconos como el Capitán América no son meros sujetos a representar; son lienzos sobre los que se proyectan las complejidades de nuestro tiempo. La obra de Guetta, con sus gruesas capas de pintura y sus dramáticas salpicaduras, desafía al espectador a ver más allá de la superficie para interactuar con los símbolos de nuestra cultura de una manera que es a la vez crítica y celebratoria. Coleccionar y valorar las obras de arte pop callejero y graffiti de Guetta Como artefacto cultural, el "Capitán América" ​​tiene un peso significativo. El superhéroe es un emblema de la justicia, la libertad y el espíritu estadounidense, ideales que resuenan constantemente en el público de todo el mundo. La interpretación de Guetta no rehuye estas connotaciones, sino que las abraza y las amplifica. Al aplicar los motivos anárquicos del arte callejero a esta figura simbólica, Guetta invita al debate sobre el papel de tales héroes en la sociedad actual. El resultado es una obra de arte que invita a la reflexión y es visualmente deslumbrante. Los coleccionistas y fanáticos del arte y la tradición de los cómics se sienten atraídos por piezas como "Capitán América" ​​de Guetta por su atractivo estético, potencial de inversión y resonancia cultural. La convergencia de la accesibilidad del arte callejero y el atractivo masivo del arte pop ha creado un terreno fértil para que florezcan artistas como Guetta. Sus obras, en particular aquellas que interactúan con figuras icónicas, se convierten no solo en arte para colgar en una pared, sino también en conversaciones que mantener, preguntas que hacer e historias que escribir. "Capitán América" ​​de Thierry Guetta ilustra vívidamente el poder del arte pop callejero y el graffiti para comunicar, revolucionar y conmemorar. Es una pieza que captura el espíritu de la época, una pieza que trata tanto del pasado de un querido superhéroe como de la narrativa actual del lugar del arte callejero en los anales de la historia del arte. Mientras el trabajo de Guetta continúa intrigando e inspirando, es un recordatorio conmovedor del diálogo en evolución entre el arte y la sociedad.

    €17.198,95

  • Serigrafía de papel de archivo Old Glory de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía de papel de archivo Old Glory de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Old Glory- Papel de archivo Edición limitada Serigrafía de 6 colores hecha a mano en papel de archivo por Mr Brainwash- Thierry Guetta Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2021 Edición limitada firmada y numerada de 80 obras de arte Tamaño 32x26 Medio: Serigrafía sobre papel de archivo. Tamaño: 26 x 32 pulgadas Edición: 80 Firmado, numerado y con el pulgar impreso. Para celebrar el Día de la Independencia, Mr Brainwash-Thierry Guetta ha anunciado sus últimas ediciones. Old Glory recuerda el duro viaje de la nación hacia la independencia y nos recuerda reflexionar sobre la importancia de su pasado. La edición serigrafiada estará disponible en papel de archivo y lienzo enmarcado. Cada impresión está numerada, firmada e impresa con el pulgar por el artista.

    €3.503,95

  • Impresión de prueba Serigrafía de 11 HPM de Steve Seeley

    steve seeley Impresión de prueba Serigrafía de 11 HPM de Steve Seeley

    Impresión de prueba 11 Serigrafía de 20 colores extraída a mano en papel Mohawk Superfine UltraWhite de los artistas pop Steve Seeley x Curtis Readel Obras de arte raras. Impresión de prueba original hecha a mano de 2019 firmada por Steve Seeley x Curtis Readel Impresión de prueba marcada 1/1 tamaño 18 x 24, 2019 Varios artistas POP!NK incluyen a Steve Seeley y Curtis Readel Varios números de colores, que van desde 8 hasta 20 en Mohawk Superfine UltraWhite. Cubierta de 160 lb Deckled Edges 18” x 24” 1 de 1, completamente único firmado por Steve Seeley y Curtis Readel; marcado 1/1 Impreso por POP!NK Editions

    €551,95

  • Serigrafía Knockout 11 HPM de Greg Gossel

    greg gossel Serigrafía Knockout 11 HPM de Greg Gossel

    Knockout 11 Edición limitada, serigrafía acrílica de 1 color dibujada a mano, pintura en aerosol y collage en papel de 250 g/m² Impresión de Greg Gossel Graffiti Street Artist Modern Pop Art. HPM 2015, firmada y numerada, edición limitada de 18 obras de arte adornadas, tamaño 18 x 22 "La serie Knockout! es una especie de impresión complementaria de mi lanzamiento Superficial! del año pasado. Esta serie es la otra cara de la moneda del personaje de puñetazo agresivo del año pasado. lanzamiento, que veo como una metáfora de los altibajos de la vida diaria. En cuanto al proceso creativo en sí, esta serie es una de mis ediciones con más capas. Cada pieza comenzó con una capa de páginas de cómics antiguos en collage para crear Una textura base única. Luego, las piezas fueron lijadas, decoradas a mano y construidas con una variedad de capas serigrafiadas, lavados acrílicos y texturas pintadas con aerosol, dando a la serie una superficie muy rica y compleja. Este proceso intensivo de mano de obra imita "Las capas y el deterioro de los carteles antiguos y la publicidad callejera hacen que cada impresión de la serie sea completamente única respecto de la siguiente". -Greg Gossel

    €520,95

  • El destino de la serigrafía Palantiri de Clint Wilson

    clint wilson El destino de la serigrafía Palantiri de Clint Wilson

    El destino del Palantiri Edición limitada Serigrafía a 1 color extraída a mano sobre papel de bellas artes por Clint Wilson Graffiti Street Artist Modern Pop Art.

    €138,95

  • Peligro No fumar AP Serigrafía por Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Peligro No fumar AP Serigrafía por Shepard Fairey- OBEY

    Danger No Smoking AP Artist Proof Serigrafía de Shepard Fairey - OBEY Tirado a mano en papel de bellas artes Speckletone color crema Obra de arte de edición limitada Obey Artista de cultura pop. Prueba de artista AP 2016 Obra de arte AP firmada y marcada Tamaño 18 x 24 Serigrafía: estilo vintage Bomba de gasolina con plomo y señal de peligro de no fumar. "Esta impresión de Danger No Smoking está inspirada en una serigrafía que hice en 1990, que fue la primera imagen que hice abordando los peligros ambientales y para la salud de la gasolina. Tomé esta fotografía en Providence, Rhode Island, al borde de un cementerio desolado, lo que probablemente intensificó mi interpretación de la pintura descascarada de la bomba de gasolina como una calavera. Decidí que el simbolismo proporcionado por la erosión natural era lo suficientemente poderoso como para hacer que la foto fuera digna de convertirse en una impresión. Siempre me gustó esta imagen y la redescubrí mientras buscaba imágenes para incluir en un libro que analiza toda mi historia del arte con temática ambiental". -Shepard Fairey- OBEY "Danger No Smoking AP" de Shepard Fairey es una impresionante serigrafía que fusiona la estética áspera del arte callejero con la refinada delicadeza del grabado artístico. Esta obra de arte, dibujada a mano y compuesta por cinco colores sobre papel artístico Cream Speckletone, es parte de una serie de edición limitada que muestra la capacidad única de Fairey para incorporar poderosos comentarios sociales en su arte. Como prueba de artista de 2016, esta pieza está firmada y marcada como AP, lo que denota su condición de obra que precede a la producción oficial y, a menudo, el artista la conserva para archivos personales o para su venta. Este grabado presenta una bomba de combustible de plomo de estilo vintage decorada con un letrero que dice "Peligro, no fumar", una imagen que evoca el estilo retro americano y al mismo tiempo comenta las preocupaciones ambientales y de salud contemporáneas. Al presentar las señales de advertencia que a menudo acompañan a las sustancias peligrosas, Fairey apunta a cuestiones más amplias de riesgos industriales y seguridad pública. Este tema resuena con la esencia del arte pop, donde las imágenes comerciales mundanas se reutilizan para hacer una declaración, y se alinea con el espíritu del arte callejero y del graffiti que se centra en imágenes basadas en mensajes. El tamaño de la obra de arte, 18x24 pulgadas, es significativo ya que permite al espectador involucrarse completamente con el trabajo detallado, incluidos los patrones intrincados que agregan una capa de complejidad a los sencillos símbolos de advertencia. El trabajo de Fairey es reconocido por su imponente presencia, a menudo utilizando líneas atrevidas y marcados contrastes para llamar la atención sobre los temas que representa. En esta impresión, la marcada señalización de advertencia contrasta con el fondo ornamental, creando una yuxtaposición visualmente estimulante y que invita a la reflexión. La impresión "Danger No Smoking AP" de Fairey es un testimonio de su compromiso con el compromiso social a través del arte. Es un espejo de las paradojas de la sociedad, que refleja los peligros que a menudo se pasan por alto y que se esconden detrás del brillante barniz de la cultura consumista.

    €740,95

  • La impresión de serigrafía de gran formato de The Greed Depression de NoName x Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER La impresión de serigrafía de gran formato de The Greed Depression de NoName x Shepard Fairey- OBEY

    Serigrafía de gran formato The Greed Depression de NoName x Shepard Fairey: OBEY, tirada a mano en papel de bellas artes de algodón de archivo Deckled, obra de arte pop callejero de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 80 obras de arte Tamaño 23.75 x 31.5 Serigrafía "Mi amigo No Name y yo colaboramos recientemente en una impresión inspirada en mi portada de “Down and Out in Paris and London” de George Orwell y nuestra irritación mutua por la codicia y la brutalidad de muchos aspectos del capitalismo. No Name y yo estamos frustrados por las fuerzas que convencen a gran parte del público de alinearse con un sistema que los aprieta (y a la mayoría de nosotros) en sus engranajes y contribuye a sentimientos de inseguridad. Con eso en mente, no compre esta impresión si debe Usa el dinero para algo mejor o para nada en absoluto. Si lo piensas bien y aún quieres una impresión, tu dinero apoyará los esfuerzos de arte público de No Name y su supervivencia dentro de los engranajes del capitalismo... ¡Ah, y el mío también! Ambos apreciamos el apoyo. . No Name escribió sobre la impresión con mayor profundidad, ¡así que dejaré que él se encargue de partir de aquí!" -Shepard Fairey "Conocí las novelas de Georg Orwell a finales de los años 90 a través de mi profesor de inglés, un hombrecito sarcástico de aspecto insignificante, que como un mantra nos implantó el dicho "usa tu sentido común". Casi una década después, redescubrí los libros (y los pensamientos) de Orwell a través del atractivo diseño de la portada del espíritu afín del activista del arte callejero Shepard Fairey, a quien hoy me alegra poder llamar amigo durante muchos años. Shepard y yo estábamos discutiendo su ilustración. para "Down and Out" que, por alguna razón, aún no había hecho una edición impresa. Debido al hecho de que los libros distópicos de Orwell fueron/son una de las principales inspiraciones para nuestra filosofía y trabajo, Shepard se ofreció a formar parte del equipo. Levántate y usa la ilustración para una colaboración". -Sin nombre

    €3.503,95

  • Serigrafía Noir Flower Woman Blue AP de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Serigrafía Noir Flower Woman Blue AP de Shepard Fairey- OBEY

    Serigrafía AP Noir Flower Woman Blue de Shepard Fairey - OBEY Artist Proof Serigrafía tirada a mano en papel de bellas artes Obra de arte pop callejero de edición limitada. Prueba de artista AP 2022 Firmada y marcada por AP Edición original Obra de arte de edición limitada Tamaño 18x24 Serigrafía de una mujer sosteniendo una gran flor de loto. "La impresión Obey Noir Flower Woman está inspirada en el diseño Art Déco y la carátula del álbum Dark Wave. La imagen tiene algunas vías de interpretación. La veo principalmente como un tributo a los idealistas que protegen el medio ambiente, cultivan la justicia y mantienen el optimismo cerca de sus corazones. Todos enfrentamos desafíos y hostilidades, pero las fuerzas exteriores no controlan nuestra fuerza interior y nuestro idealismo. ¡Nosotros sí! El idealismo lleva a la acción. Aquellos que perpetran injusticias dependen de la apatía para salirse con la suya. Alimente su idealismo interior, y sus acciones constructivas seguirán. Una parte de los ingresos de esta impresión beneficiará a Greenpeace para apoyar su trabajo para mejorar la protección ambiental y combatir el cambio climático". -Shepard Fairey. "Noir Flower Woman Blue AP" de Shepard Fairey es un testimonio de la combinación armoniosa de arte pop y callejero, con un guiño único a la cultura del graffiti. Con el método de serigrafía dibujada a mano sobre papel artístico, esta impresión de 18x24 captura a una mujer sosteniendo delicadamente una flor de loto gigante. Esta cautivadora obra de arte, lanzada como Prueba de Artista en 2022, no solo es un hallazgo poco común debido a su edición limitada, sino también por el toque personal agregado por Fairey a través de su firma y la marca distintiva "AP". A primera vista, "Obey Noir Flower Woman" parece estar fuertemente influenciada por elementos Art Deco y la estética de la carátula del álbum Dark Wave. Sin embargo, debajo de sus capas visuales se esconde un mensaje profundo. Shepard Fairey se inspira en aquellos idealistas que siguen comprometidos con la protección del medio ambiente, defienden la justicia y fomentan un optimismo profundamente arraigado, incluso frente a la adversidad. Su trabajo sostiene que los desafíos externos nunca pueden eclipsar la luz radiante de la resiliencia y el idealismo internos. En lugar de ser espectadores pasivos, Fairey pide a las personas que aprovechen su idealismo interior y lo transformen en un cambio viable. Este sentimiento resuena aún más si se considera que una parte de los ingresos de la venta de esta impresión ayuda a Greenpeace en su incesante batalla contra el cambio climático y por una mayor protección ambiental. Esta pieza de Fairey no es simplemente una obra de arte; es un emblema que muestra la intersección del atractivo visual y una defensa impactante, un sello que distingue gran parte del arte de los géneros pop, callejero y graffiti. A medida que los espectadores se sumergen en los intrincados detalles de "Noir Flower Woman Blue AP", se les invita a reflexionar, responder y actuar sobre el mundo que los rodea.

    €733,95

  • La revolución es una madre que se come a sus hijos Serigrafía en negro Tondo de Cleon Peterson

    cleon peterson La revolución es una madre que se come a sus hijos Serigrafía en negro Tondo de Cleon Peterson

    Revolución es una madre que se come a sus hijos Serigrafía en Tondo negro de Cleon Peterson en obra de arte de edición limitada en papel Coventry Rag Fine Art de 290 g/m² con corte circular y cubierta a mano. 2024 Cleon Peterson, firmado y numerado, edición limitada de 100 obras de arte, tamaño 24 x 24, serigrafía con corte circular. Tondo de Cleon Peterson: una exploración visceral de la revolución El Tondo negro de Cleon Peterson, "La revolución es una madre que se come a sus hijos", captura la esencia de la revolución: su furia transformadora y su reacción caníbal. Esta serigrafía de edición limitada de 2024 es una cruda encarnación de la violencia cíclica inherente a la agitación social. Con su característica estética de alto contraste, Peterson obliga a contemplar el tumulto que acompaña al cambio sistémico. Méritos artísticos del Black Tondo de Peterson. Limitada a una serie de 100, cada pieza está meticulosamente firmada y numerada, lo que acentúa la exclusividad de esta obra de arte que invita a la reflexión. El tondo, una obra de arte circular, mide 24 x 24 pulgadas, un formato que históricamente sugiere plenitud e infinito, pero que representa el bucle interminable de fervor revolucionario en las manos de Peterson. Los bordes adornados a mano del papel artístico Coventry Rag de 290 g/mXNUMX cortado en círculo mejoran la calidad táctil de la pieza, lo que aumenta su impacto visceral. La elección del círculo es deliberada, alterando el tradicional lienzo rectangular para crear una experiencia más inmersiva y contemplativa. Esta forma permite que la violencia interior se derrame en todas direcciones, reflejando la naturaleza absorbente del tema. La obra de Peterson no se limita a colgar en una pared; confronta y envuelve al espectador en su narrativa. Comentario cultural a través de la serigrafía de Peterson En "La revolución es una madre que se come a sus hijos Black Tondo", Peterson deja al descubierto las paradojas de la revuelta. Su uso del negro, asociado con lo desconocido y a menudo con la muerte, sirve como un vacío en el que las figuras emergen y se consumen. La obra de arte es una alegoría de la naturaleza cíclica de la historia, donde cada acto de levantamiento lleva consigo las semillas de su destrucción. Los crudos tonos blanco y negro despojan la escena de cualquier romanticismo, exponiendo la cruda lucha por el poder. Habla del corazón del arte pop callejero y del graffiti, que a menudo abordan verdades objetivas y reclaman espacios públicos como foros para el diálogo. El trabajo de Peterson va más allá, encapsulando la voz cruda y sin censura de la calle en un contexto de bellas artes. La "Revolución es una madre que se come a sus hijos Black Tondo" es un conmovedor recordatorio de la danza perpetua entre el orden y el caos. Es una pieza que resume la esencia del enfoque de Cleon Peterson hacia el arte pop callejero, haciendo visibles las realidades a menudo incómodas que sustentan las sociedades humanas. A través de su trabajo, Peterson desafía al espectador, obligándolo a un compromiso más profundo con las corrientes subyacentes del cambio cultural y político.

    €1.366,95

  • Serigrafía de Chaplin del Día de los Presidentes por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía de Chaplin del Día de los Presidentes por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Día de los Presidentes: Chaplin, serigrafía de edición limitada extraída a mano en 6 colores sobre papel de bellas artes adornado a mano por Mr Brainwash- Thierry Guetta Rare Street Art, famoso artista de arte pop. 2018 Edición limitada firmada y numerada de 50 obras de arte Tamaño 18x22 En reconocimiento al Día del Presidente, Brainwash se enorgullece de anunciar el lanzamiento de una nueva serigrafía en honor al primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Brainwash diseñó una imagen que muestra cuatro poses diferentes. Una serigrafía de 6 colores sobre papel artístico de archivo rasgado a mano. También estarán disponibles copias individuales de las cuatro imágenes que componen la letra grande. Cada serigrafía está realizada en papel artístico de archivo rasgado a mano y está firmada y numerada, con una huella digital en el reverso. Tamaño de impresión individual: 22 x 18 pulgadas

    €3.503,95

  • Serigrafía Triumph de Pose- Jordan Nickel

    Pose- Jordan Nickel Serigrafía Triumph de Pose- Jordan Nickel

    Serigrafía de edición limitada dibujada a mano de 17 colores Triumph en papel de bellas artes por Pose Rare Street Art, famoso artista de arte pop. Hand Deckled 2021 Edición limitada firmada 36x25.75

    €1.608,95

  • Serigrafía Knockout 17 HPM de Greg Gossel

    greg gossel Serigrafía Knockout 17 HPM de Greg Gossel

    Knockout 17 Edición limitada, serigrafía acrílica de 1 color dibujada a mano, pintura en aerosol y collage en papel de 250 g/m² Impresión de Greg Gossel Graffiti Street Artist Modern Pop Art. HPM 2015, firmada y numerada, edición limitada de 18 obras de arte adornadas, tamaño 18 x 22 "La serie Knockout! es una especie de impresión complementaria de mi lanzamiento Superficial! del año pasado. Esta serie es la otra cara de la moneda del personaje de puñetazo agresivo del año pasado. lanzamiento, que veo como una metáfora de los altibajos de la vida diaria. En cuanto al proceso creativo en sí, esta serie es una de mis ediciones con más capas. Cada pieza comenzó con una capa de páginas de cómics antiguos en collage para crear Una textura base única. Luego, las piezas fueron lijadas, decoradas a mano y construidas con una variedad de capas serigrafiadas, lavados acrílicos y texturas pintadas con aerosol, dando a la serie una superficie muy rica y compleja. Este proceso intensivo de mano de obra imita "Las capas y el deterioro de los carteles antiguos y la publicidad callejera hacen que cada impresión de la serie sea completamente única respecto de la siguiente". -Greg Gossel

    €520,95

  • Levantándose Serigrafía de Skinner

    Desollador Levantándose Serigrafía de Skinner

    Impresión serigráfica de edición limitada en 5 colores tirada a mano sobre papel Cougar metálico de 100 lb de Skinner Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Skinner es un artista autodidacta que vive en Oakland, California, que ha creado meticulosamente un equilibrio de trabajo mural extraordinario, instalaciones extrañas y antagónicas mientras mantiene una prolífica carrera comercial. Influenciado por la cultura pop de los 80, la lucha humana, los mitos y la violencia, las mazmorras y los dragones y los dioses del heavy metal, la mente de Skinner es una de caos psicosocial alimentado por un caos calculado. Su trabajo se ha exhibido en todo el mundo en varios museos, universidades y galerías. Printed Oceans es el programa de impresión de bellas artes de PangeaSeed Foundation que crea conciencia y educa sobre los problemas ambientales marinos urgentes a través de la lente de algunas de las mentes creativas más respetadas de la actualidad. Desde 2012, hemos lanzado más de 100 ediciones de impresiones de bellas artes originales que resaltan las especies marinas en peligro de extinción y los hábitats oceánicos. Estas impresionantes ediciones ayudan a llevar historias importantes de conservación a hogares y espacios de trabajo de todo el mundo, creando un diálogo crítico e inspirando acciones positivas. Al comprar estas obras de arte de edición limitada cuidadosamente elaboradas a mano, no solo estás impulsando el trabajo innovador de PangeaSeed Foundation en comunidades de todo el mundo, sino que también contribuyes al sustento de nuestros ARTivistas que te apoyan. Juntos, a través del arte y el activismo, podemos ayudar a salvar nuestros océanos.

    €193,95

  • Dicen que los raps cambiaron la serigrafía de Dr Dre Snoop Dog AP de Mark Drew

    Mark Drew Dicen que los raps cambiaron la serigrafía de Dr Dre Snoop Dog AP de Mark Drew

    Dicen que los raps cambiaron al Dr. Dre Snoop Perro AP Serigrafía de Mark Drew Serigrafía dibujada a mano a prueba de artista en papel de bellas artes Edición limitada de arte pop callejero y graffiti. AP Prueba de artista 2019 firmada y AP Edición limitada marcada Tamaño de obra de arte 17.01x10.98 Comentario de Mark Drew sobre la evolución del hip-hop "They Say Raps Changed Dr Dre Snoop Dog" de Mark Drew es una serigrafía de un artista que dice mucho sobre el cambiante paisaje del hip-hop a través del medio de arte pop callejero y graffiti. Esta serigrafía dibujada a mano sobre papel de bellas artes es una obra importante dentro de la obra de Drew, que demuestra su compromiso continuo con el diálogo entre la música y el arte visual. La obra de arte mide 17.01 x 10.98 pulgadas y es parte de una edición limitada. Está marcado distintivamente con la firma de Drew y la AP. Sello, indicando su condición de prueba de artista y exclusividad dentro de la serie. La frase "Dicen que el rap ha cambiado" es un guiño directo al comentario sobre la evolución de la cultura y la música hip-hop, un tema predominante en el trabajo de Drew. Utilizando la serigrafía, una técnica con una rica historia en el arte pop y el arte callejero, Drew crea un puente visual entre la percepción actual del hip-hop y sus raíces. La pieza sirve como un recordatorio nostálgico y una invitación a reflexionar sobre cómo el género ha crecido y transformado a lo largo de los años. Interacción de música y arte visual en la obra de Drew La interacción de música y arte visual siempre ha estado en el corazón del trabajo de Mark Drew. Sus serigrafías, que a menudo incluyen letras de canciones icónicas de hip-hop, van más allá de la mera representación; comentan sobre el significado cultural de las palabras y las imágenes elegidas para acompañarlas. En "They Say Raps Changed", el uso de personajes de cómics antiguos junto con la conmovedora frase resalta el contraste entre el pasado y el presente, la evolución de una forma de arte y la naturaleza universal del cambio. La decisión de Drew de utilizar una prueba de artista para esta impresión subraya la naturaleza experimental e innovadora de su arte. Las pruebas de artista suelen ser el lugar donde el artista finaliza los detalles de la impresión, y conllevan una sensación de inmediatez y autenticidad que es muy valorada en el arte pop callejero y el graffiti. Esta pieza en particular, con sus líneas nítidas y colores llamativos, es un testimonio de la habilidad de Drew como grabador y su comprensión del poder del arte callejero para comunicar mensajes complejos de una manera accesible. La serigrafía "They Say Raps Changed" es un artefacto cultural que resume el espíritu de un momento particular en la historia del hip-hop al tiempo que interactúa con diálogos contemporáneos sobre el género. Mark Drew continúa contribuyendo al discurso del arte callejero, el arte pop y la intersección de la cultura visual y la música a través de su trabajo.

    €1.171,95

  • Take Me Now Impresión serigráfica en blanco y negro de Cleon Peterson

    cleon peterson Take Me Now Impresión serigráfica en blanco y negro de Cleon Peterson

    Take Me Now, impresión en serigrafía en blanco y negro de Cleon Peterson sobre papel de bellas artes Coventry Rag de 290 g/m², barbado a mano. Obra de arte de edición limitada. 2024 Cleon Peterson, firmado y numerado, edición limitada de 100 obras de arte, tamaño 18 x 18, serigrafía. Una visión impactante del poder puro Cleon Peterson es un artista estadounidense ampliamente conocido por representar enfrentamientos tensos e imágenes crudas que resaltan el conflicto entre figuras. Esta serigrafía en blanco y negro titulada Take Me Now muestra su estilo característico de contrastes marcados, siluetas audaces y tensión dramática. La obra de arte presenta dos figuras imponentes atrapadas en una lucha dinámica, enfatizando una sensación de intensidad que atrae la mirada hacia el violento choque de cuerpos. Impresa en papel de bellas artes Coventry Rag de 290 g/m², barbado a mano, esta pieza revela la inconfundible capacidad de Peterson para transmitir emociones viscerales a través de contornos mínimos pero contundentes. Los espectadores a menudo reconocen la influencia del arte pop callejero y del graffiti en la elección deliberada de Peterson de una paleta de colores monocromática y formas deliberadamente simplistas que canalizan la energía cruda en una narrativa visual vívida. Temas cautivadores y ejecución magistral Take Me Now presenta temas complejos arraigados en la agresión, el dominio y la supervivencia. La tensión en la composición captura un instante fugaz en el que una figura parece dispuesta a atacar, mientras la otra lucha contra la subyugación. Las siluetas de Peterson parecen símbolos atemporales de luchas caóticas que resuenan a lo largo de la historia humana. La ausencia de detalles faciales intrincados concentra la atención en la postura y la forma, resaltando el aspecto universal del conflicto. Los marcados contrastes en blanco y negro realzan la calidad atemporal de la pieza, ofreciendo una estética minimalista pero poderosa. Los coleccionistas y entusiastas admiran cómo Peterson emplea una combinación de técnicas de bellas artes y referencias al street pop art y al graffiti, creando un estilo que se siente crudo y refinado a la vez. Obra de arte coleccionable de edición limitada Esta obra firmada y numerada de 2024 viene en una edición limitada de 100, lo que subraya su exclusividad y naturaleza coleccionable. Con unas medidas de 18 x 18 pulgadas, la impresión ofrece una presencia sustancial en cualquier pared. El uso que hace Cleon Peterson de papel de bellas artes Coventry Rag de 290 g/m², con calidad de archivo y barbado a mano, garantiza durabilidad y una textura refinada que combina bien con sus audaces diseños gráficos. Los bordes sutilmente desbarbados transmiten una calidad artesanal, recordando a los espectadores que cada impresión se produce meticulosamente. Los coleccionistas de arte serios a menudo buscan las piezas de Peterson por su capacidad de fusionar influencias contemporáneas con una esencia atemporal, casi mitológica, de confrontación y conflicto. Resonancia en el arte pop callejero y el graffiti Los fanáticos de Peterson aprecian cómo su trabajo resuena con un linaje que incluye el arte pop callejero y el graffiti, formas que alteraron las escenas de las galerías convencionales con imágenes provocativas. Sus figuras, despojadas de detalles superfluos, reflejan un fondo donde las líneas atrevidas y el fuerte contraste son habituales. Take Me Now canaliza elementos de la cultura del graffiti, donde los gestos rápidos y decisivos definen el estilo. Al mismo tiempo, transmite la noción del arte pop de utilizar imágenes crudas y llamativas para comunicar la agitación humana. Esta colisión de influencias hace que el arte de Peterson sea atractivo tanto para los admiradores de la estética urbana como para las bellas artes contemporáneas.

    €491,95

  • Melty Misfit Eye Drip - Lata de pintura en aerosol púrpura/azul de Buff Monster

    Monstruo aficionado Melty Misfit Eye Drip - Lata de pintura en aerosol púrpura/azul de Buff Monster

    Melty Misfit Eye Drip- Púrpura/Azul HPM Pintura en aerosol adornada Escultura en lata Obra del icónico artista moderno de la cultura pop Buff Monster. Edición limitada firmada de 22022 de pintura en aerosol y serigrafía de 75 HPM HPM adornada a mano, cada una única en caja serigrafiada, exhibida con caja. Proceso creativo de Buff Monster La escultura en lata de pintura en aerosol adornada con HPM de color púrpura/azul "Melty Misfit Eye Drip" es una pieza vibrante y estimulante del icónico artista de la cultura pop moderna Buff Monster. Conocido por su estilo característico que abarca una paleta de tonos pastel y una mezcla única de influencias del arte pop callejero, el graffiti y la cultura japonesa, las obras de Buff Monster son reconocibles al instante. Esta creación en particular, parte de una edición limitada firmada de 75, es un testimonio de la visión creativa del artista y el espíritu innovador del arte callejero. "Melty Misfit Eye Drip" de Buff Monster en morado y azul es una obra adornada a mano que desafía los límites tradicionales del arte callejero. Cada lata está meticulosamente pintada con aerosol y serigrafiada a mano, lo que garantiza que cada pieza de la serie sea única. La dedicación del artista a su oficio es evidente en los intrincados detalles y la precisión de las serigrafías. Su elección de tonos morados y azules para esta serie evoca una sensación de místico y fantástico, dos elementos que se encuentran a menudo en su trabajo. Simbolismo en "Melty Misfit Eye Drip" La imagen del ojo derritiéndose es un tema recurrente en el trabajo de Buff Monster, que simboliza la naturaleza fluida y en constante cambio de la vida y la percepción. El motivo del goteo recuerda a los relojes derritiéndose en las pinturas surrealistas de Salvador Dalí, lo que sugiere una distorsión del tiempo y la realidad. En las obras de arte del graffiti, este motivo resuena con la naturaleza temporal del paisaje urbano, donde el arte se crea y recrea constantemente. Resonancia cultural y coleccionabilidad La serie "Melty Misfit Eye Drip" resuena con el espíritu del bricolaje de la cultura del arte callejero, donde los artistas toman el control de los medios de producción y distribución. La inclusión de una caja serigrafiada con cada escultura de lata de pintura en aerosol subraya el enfoque integral de Buff Monster hacia su arte, considerando la pieza en sí y su presentación y preservación. La caja tiene un propósito tanto práctico como estético, mejorando la coleccionabilidad de la pieza y reafirmando su estatus como una obra de arte dentro del dominio del arte pop callejero. El impacto de Buff Monster en el arte moderno Buff Monster ha impactado significativamente la escena del arte contemporáneo, particularmente dentro de los géneros del arte pop callejero y el graffiti. Sus obras se caracterizan por su uso audaz del color, temas divertidos pero provocativos y una combinación perfecta de técnicas de arte callejero con prácticas artísticas aceptables. El HPM morado/azul "Melty Misfit Eye Drip" es un excelente ejemplo de cómo Buff Monster continúa innovando dentro de su medio, superando los límites de lo que es posible dentro de los objetos de arte coleccionables. La escultura en lata de pintura en aerosol HPM violeta/azul "Melty Misfit Eye Drip" de Buff Monster es un objeto coleccionable que captura el corazón del arte pop callejero y las obras de arte del graffiti. Cada pieza adornada a mano expresa de forma única la visión artística de Buff Monster, que encarna el poder transformador del arte y su capacidad para desafiar y redefinir las normas culturales.

    €472,95

  • La mujer y el hombre desnudos Serigrafía dorada de Cleon Peterson

    cleon peterson La mujer y el hombre desnudos Serigrafía dorada de Cleon Peterson

    Serigrafía de edición limitada en dos colores dorados de The Naked Woman & Man en papel Coventry Rag Deckled de 2 g/m² del artista Cleon Peterson. 290 Edición limitada firmada y numerada de 2022 obras de arte Tamaño 75x13 Serigrafía en negro dorado y hueso de 18 x 13” extraída a mano. Fue impreso en papel Coventry Rag de 18 g/m² con bordes adornados. Cada impresión está firmada y numerada: una edición limitada de 290. La visualidad de Cleon Peterson se basa en diversas influencias, desde la cerámica griega antigua hasta los cómics, lo que da como resultado la monocromía y un fuerte simbolismo de color. Más detalladamente, las figuras existen en múltiples líneas rectas, creando la ilusión de que la obra de arte está dividida en niveles. La perspectiva y la impresión de profundidad existen moderadamente en el arte de Peterson. Como en los jarrones griegos, el espacio del fondo suele dejarse vacío o ligeramente embellecido.

    €662,95

  • Serigrafía amarilla Paranoia de Tim Oliveira

    Tim Oliveira Serigrafía amarilla Paranoia de Tim Oliveira

    Paranoia: serigrafía de edición limitada extraída a mano en 3 colores amarillo sobre papel de bellas artes por Tim Oliveira Rare Street Art, famoso artista de arte pop. Homenaje a la actriz Anita Ekberg Tamaño de edición: 16 copias Tamaño de impresión: 18" x 22.75" Serigrafía de edición limitada, firmada y numerada a lápiz. Las 16 impresiones de esta edición son iguales y están numeradas del 1 al 16.

    €189,95

  • Obey Radical Peace- Serigrafía roja de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Obey Radical Peace- Serigrafía roja de Shepard Fairey- OBEY

    Obey Radical Peace: serigrafía de edición limitada dibujada a mano en dos colores rojo sobre papel en tono crema moteado por Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Pop Artwork Artist. 2 pulgadas por 18 pulgadas Edición de 24 375 de mayo de 7. Shepards Spin of the Capital Protest 2021 donde policías mataron a 2021 manifestantes desarmados.

    €335,95

  • Serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash - Thierry Guetta

    Serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash - Thierry Guetta, tirada a mano sobre papel de bellas artes con barbas. Obra de arte de serigrafía de edición limitada. Edición limitada numerada y firmada de 2024 de 96 obras de arte, tamaño 22 x 22, serigrafía de un mono con plátano inspirado en Warhol. Un guiño atrevido a la cultura pop La serigrafía Bananappétit de Mr Brainwash, también conocido como Thierry Guetta, ofrece un homenaje lúdico a uno de los motivos más emblemáticos del arte pop. La obra de arte, creada en 2024 como una edición firmada y numerada de 96, mide 22 x 22 pulgadas y presenta un mono travieso sosteniendo un plátano vibrante. Esta referencia al famoso plátano de Andy Warhol coloca la pieza firmemente dentro del linaje de creaciones de inspiración pop. Al mismo tiempo, la imagen rebosa del humor característico del artista, animando a los espectadores a interactuar con la historia del arte de una forma alegre y poco convencional. El mono se sienta posado en una caja adornada con lemas animados, lo que aumenta la sensación de que toda la escena está destinada a despertar curiosidad y deleite. Los admiradores de Mr Brainwash desde hace mucho tiempo reconocen su habilidad para lograr que símbolos instantáneamente reconocibles se sientan frescos e inmediatos. La energía lúdica que irradia esta impresión sugiere que el mono invita a los espectadores a cuestionar las suposiciones sobre el papel del arte en la cultura contemporánea. El fondo, pintado en un tono sutil de azul pálido, ofrece un entorno relajante para el amarillo brillante del plátano, haciéndose eco de la preferencia de Warhol por los contrastes de colores atrevidos. Este juego de colores ayuda a que el plátano resalte sobre la superficie, exigiendo atención como si fuera un grafiti bien ubicado en la pared de una ciudad bulliciosa. Influencias del street pop art y el graffiti Mr Brainwash encarna una fusión de influencias inspiradas en el pop y la calle, y Bananappétit ejemplifica esa sinergia. El pelaje blanco y negro del mono, representado en un estilo que recuerda a las plantillas de pintura en aerosol, conecta la composición con la energía cruda del arte pop callejero y el graffiti. Los espectadores podrán recordar cómo los creativos urbanos a menudo reutilizan símbolos existentes, subvirtiéndolos o añadiendo nuevas capas de significado. Aquí, el plátano sirve como un recurso cómico y como una pieza de nostalgia cultural, reforzada por un entorno similar a un museo que también invoca las altas tradiciones artísticas. Los carteles de colores brillantes en la caja hacen referencia a mensajes alentadores que se encuentran con frecuencia en el portafolio más amplio de Guetta, haciendo referencia a la positividad y al autoempoderamiento. La pieza fusiona ese espíritu con el lado rebelde de las prácticas callejeras, reflejando un mundo en el que las imágenes pop clásicas coexisten con el lenguaje en constante evolución de los murales y las plantillas. La combinación genera una declaración vibrante sobre cómo el arte puede unir influencias de diversos movimientos, adaptando elementos icónicos para conectar mejor con el público moderno. Artesanía y elementos visuales Aunque la impresión adopta una actitud de espontaneidad, cada capa está ejecutada meticulosamente. La técnica de serigrafía aporta una claridad audaz al tema, mientras que el papel de bellas artes con barbas agrega una sensación táctil de autenticidad. Este proceso requiere precisión, ya que cada capa de tinta se alinea perfectamente, lo que da como resultado detalles nítidos y tonos saturados. La paleta equilibra tonos primarios fuertes, ofreciendo una sensación de vitalidad que recuerda a los carteles callejeros. La mirada realista del mono capta la atención del espectador, mientras que las sombras sutiles y las líneas limpias crean dimensión dentro de la escena. El humor visual alcanza su punto máximo en la obra de arte enmarcada con un plátano que se exhibe detrás del mono, haciendo referencia a cómo los objetos de la cultura pop pueden ingresar a las galerías como arte elevado y celebrado. Un cuchillo multiusos rojo apoyado en el suelo insinúa la naturaleza "hazlo tú mismo" de los esfuerzos creativos, lo que implica que la transformación artística puede suceder en cualquier momento. Bananappétit se convierte así en algo más que un simple homenaje: sirve como una composición de múltiples capas que recompensa la visualización repetida con pequeños detalles impactantes. Una obra maestra coleccionable Los coleccionistas y entusiastas del street pop art y del graffiti se sienten atraídos por Bananappétit por su fusión de motivos icónicos, comentarios humorísticos y habilidad técnica pulida. La decisión de limitar la edición a 96 ejemplares garantiza que cada impresión transmita una sensación de exclusividad, acentuada aún más por la firma y la numeración del artista. Al colocar un símbolo atemporal del arte pop en una nueva narrativa, Mr Brainwash encapsula la naturaleza lúdica e impredecible de la creatividad contemporánea. Los propietarios de esta pieza descubren que su mensaje se extiende más allá de la superficie y provoca una reflexión sobre cómo se pueden reinventar las imágenes populares para seguir el ritmo de los cambios culturales. Bananappétit es un testimonio del poder de las bellas artes de inspiración urbana, combinando imágenes reconocibles con giros inesperados que desafían las nociones convencionales de lo que pertenece a un entorno de galería.

    €3.275,95

  • Serigrafía Danza con el diablo de DKNG

    DKNG Serigrafía Danza con el diablo de DKNG

    Dance With The Devil Edición limitada Serie ICON Serigrafía dibujada a mano en 4 colores sobre papel de bellas artes por DKNG Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Referencia de la película Batman Batimóvil "Cada película tiene uno. Un accesorio, escenario o ubicación característicos. Algo que, en una sola imagen, pueda representar toda la película. El equipo de diseño de Dan Kuhlken y Nathan Goldman, también conocido como DKNG, llama a estas imágenes "Iconos, " y son el tema de su primera exposición individual en Gallery 1988 West en Los Ángeles. La muestra, llamada simplemente ICON, se compone de 50 piezas que presentan lugares icónicos y cosas de algunas de sus películas y programas de televisión favoritos de todos los tiempos. "Cada pieza es pequeña (12 pulgadas cuadradas) y representa una cosa que resume toda una película. Y, por supuesto, cada una está realizada en el distintivo estilo brillante, geométrico pero detallado de DKNG". -DKNG

    €138,95

  • El alto costo de la serigrafía de la libertad de expresión de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER El alto costo de la serigrafía de la libertad de expresión de Shepard Fairey- OBEY

    El alto costo de la libertad de expresión Edición limitada Serigrafía de dos colores dibujada a mano sobre papel crema moteado por Shepard Fairey Graffiti Street Artist Modern Pop Art. El punk rock encendió muchas cosas creativas y filosóficas para mí, y los principios del punk me recuerdan continuamente que decir la verdad al poder y cuestionar la autoridad es primordial en la vida. The Dead Kennedys, The Clash, Black Flag y Circle Jerks son solo algunos de los grupos que hicieron referencia a injusticias como la brutalidad policial y el abuso de poder en sus canciones, lo que me inspiró a hablar sobre los mismos temas a través de mi arte. He hecho muchas amistades duraderas a través del punk rock y sus ramas culturales. Uno de esos amigos es Sean Bonner, quien comenzó a encargar mis copias en los años 2 mientras era director de arte del sello punk Victory Records.

    €335,95

  • Serigrafía La Cage Et 'Acte De Foi en latón de Sandra Chevrier

    Sandra Chevrier Serigrafía La Cage Et 'Acte De Foi en latón de Sandra Chevrier

    Serigrafía en latón La Cage Et 'Acte De Foi de Sandra Chevrier The Cage and Leap of Faith, obra de arte de edición limitada de 24 colores extraída a mano sobre metal de latón corroído de 3 mm. 2021 Edición limitada firmada y numerada de 10 obras de arte de tamaño 27.56 x 38.58 Serigrafía. En francés, La Cage Et 'Acte De Foi significa "La jaula y el salto de fe" La Cage Et 'Acte De Foi: un estudio en metal de Sandra Chevrier "La Cage Et 'Acte De Foi" de Sandra Chevrier es una pieza fascinante que resume la vitalidad del arte pop callejero y el graffiti y al mismo tiempo encarna el espíritu del compromiso directo del arte pop con la cultura contemporánea. Esta obra de arte de edición limitada, lanzada en 2021, es un testimonio del estilo distintivo de Chevrier, que a menudo presenta imágenes en capas que combinan la expresividad cruda del arte callejero con la precisión de las prácticas artísticas aceptables. La narrativa artística de la serigrafía de Sandra Chevrier La pieza, cuyo título se traduce como "La jaula y el salto de fe", es una serigrafía de 24 colores realizada a mano sobre metal de latón corroído de 3 mm. La obra de arte, que mide 27.56 x 38.58 pulgadas, es un espectáculo visual y una exploración conceptual. El trabajo de Chevrier es conocido por utilizar extractos de cómics yuxtapuestos con representaciones realistas de la forma humana, en particular rostros femeninos. El efecto es un collage de emociones y referencias culturales que hablan de las batallas internas y externas de identidad y percepción. Examinando las técnicas y el simbolismo en la obra de Chevrier La técnica de Chevrier en esta pieza es digna de mención, ya que emplea muchos colores para aportar profundidad y textura a la superficie del metal, un material que en sí mismo connota fuerza y ​​​​el paso del tiempo, utilizando el latón como El lienzo añade un elemento de determinación industrial al trabajo. Al mismo tiempo, el proceso de corrosión que aplica garantiza que cada pieza de la edición limitada de diez sea única y refleje la individualidad de la experiencia humana. Las imágenes que elige Chevrier son igualmente significativas. Los rostros parciales de las mujeres se representan con una sensación de belleza y melancolía, mientras las escenas de cómic superpuestas sugieren narrativas de lucha, poder y resiliencia. Las "jaulas" en las obras de Chevrier son metáforas de las expectativas y limitaciones sociales impuestas a los individuos, particularmente a las mujeres, y el "acto de fe" representa el coraje necesario para trascender estos límites. Impacto de 'La Cage Et 'Acte De Foi' en el discurso del arte contemporáneo El lanzamiento de "La Cage Et 'Acte De Foi" fue recibido con entusiasmo en la comunidad artística mientras coleccionistas y críticos buscaban descifrar los significados estratificados dentro del trabajo de Chevrier. La serie de edición limitada se convirtió rápidamente en un artículo buscado por su atractivo visual y su narrativa contemplativa. El trabajo de Chevrier une la naturaleza efímera del arte callejero y la permanencia asociada con el trabajo en metal, creando un diálogo entre lo transitorio y lo eterno. Resonancia cultural de la obra de arte de edición limitada de Sandra Chevrier La resonancia cultural de "La Cage Et 'Acte De Foi" de Chevrier se amplifica por el compromiso de la obra de arte con temas de feminismo, identidad y liberación. A medida que el arte pop callejero y el graffiti siguen encontrando su lugar en el panteón de las formas de arte reconocidas, piezas como la de Chevrier subrayan la relevancia de estos medios para abordar cuestiones sociales conmovedoras. Su obra embellece el espacio que ocupa e impulsa la introspección y el debate, características distintivas del arte influyente. En resumen, "La Cage Et 'Acte De Foi" de Sandra Chevrier expresa sensibilidades del arte pop callejero fusionadas con medios artísticos tradicionales. El uso de metal de latón corroído como sustrato para el complejo proceso de serigrafía ejemplifica el espíritu innovador del arte contemporáneo, y la naturaleza de edición limitada de la serie subraya el valor de cada pieza.

    €5.394,95

  • Serigrafía Love Catcher Red de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía Love Catcher Red de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Serigrafía roja Love Catcher de Mr Brainwash: Thierry Guetta, 6 colores tirados a mano en papel de bellas artes adornado a mano, obra de arte pop callejero de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 75 obras de arte Tamaño 22x22 Serigrafía de Mr Brainwash- Thierry Guetta Mr. Brainwash, cuyo verdadero nombre es Thierry Guetta, es un artista callejero y cineasta nacido en Francia y radicado en Los Ángeles. Nació el 11 de noviembre de 1966 en Garges-lès-Gonesse, Francia. señor. Brainwash saltó a la fama a través del documental nominado al Oscar 2010 "Exit Through the Gift Shop", que fue dirigido por el renombrado artista callejero británico Banksy. Inicialmente, Guetta comenzó como videógrafo interesado en el arte callejero y decidió documentar el fenómeno. Este esfuerzo lo llevó a conocer y filmar a numerosos artistas callejeros, incluidos Shepard Fairey y Banksy. Sin embargo, en un giro sorprendente, Banksy enfocó la cámara en Guetta, alentándolo a convertirse él mismo en un artista. El resultado fue el Sr. Brainwash, un artista pop conocido por sus producciones a gran escala y estilo ecléctico, inspirado en gran medida en referencias a la cultura pop y el trabajo de otros artistas callejeros. Su trabajo a menudo combina elementos del arte pop con la estética cruda y vanguardista del arte callejero. Desde su surgimiento, el Sr. Brainwash ha realizado numerosas exposiciones y su trabajo ha ganado una gran atención en el mundo del arte, tanto por su estilo audaz y distintivo como por la controversia que rodea su repentino ascenso a la fama. Es conocido por sus instalaciones, esculturas y obras de arte estarcidas enérgicas y, a menudo, divertidas. A pesar de las críticas de algunos sectores que ven su trabajo como derivado, el Sr. Brainwash ha seguido manteniendo una exitosa carrera en la escena del arte contemporáneo. El Día de la Madre es una celebración que honra a las madres y la maternidad, los vínculos maternos y la influencia de las madres en la sociedad. Se celebra en varios días en muchas partes del mundo, más comúnmente en los meses de marzo o mayo. La fiesta estadounidense moderna del Día de la Madre se celebró por primera vez en 1908, cuando Anna Jarvis celebró un homenaje a su madre en la Iglesia Metodista de San Andrés en Grafton, Virginia Occidental. La madre de Anna Jarvis, Ann Jarvis, había sido una activista por la paz que cuidó a los soldados heridos en ambos lados de la Guerra Civil estadounidense y creó Clubes de Trabajo del Día de la Madre para abordar problemas de salud pública. Anna Jarvis quiso honrar a su madre continuando con el trabajo que ella inició y apartar un día para honrar a todas las madres porque creía que eran "la persona que ha hecho más por ti que nadie en el mundo". En 1914, Woodrow Wilson firmó una proclamación que designaba el Día de la Madre, que se celebraba el segundo domingo de mayo, como feriado nacional en honor a las madres. Desde entonces, el Día de la Madre se ha convertido en un día en el que los niños celebran a sus madres con tarjetas, regalos y actividades. La festividad ha sido adoptada por otros países y se celebra de diferentes maneras en todo el mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido se conoce tradicionalmente como Mothering Sunday y se celebra el cuarto domingo de Cuaresma. En México siempre se celebra el 10 de mayo, sin importar el día de la semana. Es importante tener en cuenta que el Día de la Madre puede traer diferentes sentimientos para diferentes personas. Si bien es una ocasión feliz para muchos, puede ser un día difícil para aquellos que han perdido a sus madres o que tienen relaciones tensas con ellas.

    €3.595,95

  • Serigrafía River of Blood Bone de Cleon Peterson

    cleon peterson Serigrafía River of Blood Bone de Cleon Peterson

    Serigrafía River of Blood Bone de Cleon Peterson, 2 colores tirados a mano en papel artístico Deckled Coventry Rag, obra de arte de edición limitada. 2023 Edición limitada firmada y numerada de 100 obras de arte Tamaño 18x24 Serigrafía de 3 mujeres estilizadas desnudas, deprimidas, tristes o confundidas en un río. "River of Blood Bone" de Cleon Peterson combina a la perfección la crudeza de las emociones humanas con la elegancia abstracta de la serigrafía. Esta obra de arte, que se manifiesta en papel artístico Coventry Rag, emerge como un epítome notable de lo que el arte pop, callejero y graffiti moderno buscan transmitir. La impresión de dos colores, dibujada a mano, llama la atención del espectador de inmediato, provocando reflexión y admiración. Con una dimensión de 18x24 pulgadas, la pieza muestra tres mujeres desnudas estilizadas que encarnan tristeza, confusión y tal vez un anhelo de claridad. Su presencia en medio del río que fluye se convierte en una potente metáfora de las corrientes impredecibles de la vida, a veces abrumadoras, y de las profundas emociones que navegan a través de ellas. Los tonos contrastantes no sólo amplifican el drama sino que también introducen una dualidad intrínseca a la naturaleza humana. La elección de la serigrafía, una forma de arte que se encuentra en la encrucijada entre la artesanía meticulosa y la producción en masa, enfatiza aún más la intención de Peterson de comunicar una narrativa universalmente identificable manteniendo al mismo tiempo una voz artística única. Esta obra de arte, limitada a sólo 100 copias, cada una debidamente firmada y numerada, no es sólo un testimonio de la habilidad artesanal de Peterson sino también de su profunda comprensión de las complejidades humanas. Los tonos monocromáticos, la fluidez de las líneas y las representaciones evocadoras hacen de "River of Blood Bone" una posesión preciada para cualquier entusiasta del arte, que se hace eco de historias del corazón humano y sus innumerables emociones.

    €690,95

  • Jane's Addiction El Cinco De Mayo 2010 Serigrafía de MFG- Matt Goldman

    MFG - Matt Goldman Jane's Addiction El Cinco De Mayo 2010 Serigrafía de MFG- Matt Goldman

    Jane's Addiction El Cinco De Mayo- 2010 Rock Music Event Edición limitada Póster de serigrafía de 2 colores Cartulina brillante resistente a la intemperie de MFG- Matt Goldman Max Goldman. Este cartel fue diseñado para el show secreto de Jane's Addiction en Bardot en Hollywood el 5 de mayo de 2010. La celebración del Cinco de Mayo también presentó a su nuevo bajista: Duff McKagan de Guns 'n' Roses y Velvet Revolver. Se imprimieron y entregaron íntegramente durante la feria un total de 250 carteles amarillos y negros. Reservamos 50 y solo están disponibles aquí. Estos fueron impresos por la venerable y ahora desaparecida Colby Printing Company en el centro de Los Ángeles. Colby saltó a la conciencia contemporánea durante una serie de sus trabajos presentados en Geffen Contemporary del MOCA. Serigrafía de 22 x 28 pulgadas Cartulina negra, amarilla fluorescente brillante resistente a la intemperie impresa por Colby Poster Printing Company Edición limitada de 250 firmadas y numeradas por MFG- Matt Goldman

    €189,95

Plantilla Bellas Artes Graffiti Calle Arte pop

Aparición e influencia de la serigrafía en el arte pop callejero y el graffiti

La serigrafía es sinónimo de versatilidad vibrante y ha influido profundamente en el arte pop callejero y el graffiti. Este método, también conocido como serigrafía, implica empujar tinta a través de una malla sobre un sustrato, excepto en áreas que se vuelven impermeables a la tinta mediante una plantilla de bloqueo. Sus orígenes se remontan a China durante la dinastía Song, pero en el siglo XX la serigrafía encontró su afianzamiento en el mundo del arte. La técnica ganó prominencia con el surgimiento del movimiento del arte pop, y artistas como Andy Warhol y Roy Lichtenstein la utilizaron para crear sus obras icónicas. Estos artistas utilizaron la serigrafía para replicar y manipular imágenes de la cultura popular, una práctica que resonó poderosamente en la floreciente escena del arte callejero. En el contexto del arte pop callejero y el graffiti, la serigrafía ha sido adoptada por su capacidad para reproducir imágenes de manera eficiente, permitiendo a los artistas compartir sus mensajes de manera amplia y rápida. La esencia del arte callejero y el graffiti reside en su accesibilidad y, a menudo, en su naturaleza transitoria. Utilizando técnicas de serigrafía, los artistas callejeros pueden producir múltiples copias de su trabajo, extendiendo su alcance más allá de las limitaciones físicas de las paredes de las calles y llegando a galerías, exposiciones y colecciones privadas. Esto ha desempeñado un papel fundamental en la democratización del arte, haciéndolo accesible y relacionable con un público más amplio. La serigrafía permite la superposición de colores y texturas, ofreciendo a los artistas callejeros una forma única de agregar profundidad y complejidad a su trabajo.

Técnicas y Evolución en el Street Art

El uso de la serigrafía en el arte pop callejero y el graffiti ha evolucionado a lo largo de los años, y los artistas experimentan continuamente con nuevos métodos y materiales. Esta evolución ha dado lugar a una amplia gama de estilos y técnicas dentro del género. Algunos artistas combinan la serigrafía con otros medios como pintura en aerosol o elementos dibujados a mano, combinando métodos tradicionales y contemporáneos. La flexibilidad de la serigrafía también permite a los artistas jugar con la escala, creando de todo, desde pequeñas impresiones hasta grandes murales. Esta versatilidad lo ha convertido en una herramienta esencial en el repertorio del artista callejero, uniendo la emoción ilícita del graffiti y el dominio más aceptado de las bellas artes. El impacto cultural de las impresiones artísticas serigrafiadas en el arte pop callejero y el graffiti es profundo. Estas obras de arte suelen servir como comentario social, reflejando la perspectiva del artista sobre la política, las normas sociales o la cultura de consumo. La capacidad de las serigrafías para producirse en masa también ha desempeñado un papel crucial en la difusión de estos mensajes, permitiéndoles llegar e involucrar a un público más amplio. Esta forma de arte ha desafiado las percepciones tradicionales de las bellas artes y ha dado voz a las comunidades y puntos de vista marginados. El reconocimiento y el éxito comercial de estas impresiones han validado aún más el arte callejero como una expresión artística legítima y vital. 

Trayectorias futuras en la expresión artística

De cara al futuro, el futuro de la serigrafía en el arte pop callejero y el graffiti parece vibrante y dinámico. La intersección de la tecnología digital con las técnicas tradicionales de serigrafía abre nuevas fronteras para la expresión artística. Los artistas ahora están explorando la serigrafía digital, combinando la precisión del diseño digital con la calidad táctil de la serigrafía. Este enfoque híbrido amplía las posibilidades creativas de los artistas callejeros, permitiéndoles experimentar con imágenes más complejas y detalladas. A medida que los límites entre el arte callejero, el arte pop y las bellas artes continúan difuminándose, la serigrafía sigue siendo una herramienta vital que permite a los artistas superar los límites de la creatividad y la expresión. Las impresiones artísticas serigrafiadas han tenido un impacto significativo en el desarrollo y la evolución del arte pop callejero y el graffiti. Este medio ha proporcionado a los artistas un medio poderoso para reproducir y difundir su trabajo, cerrando la brecha entre la naturaleza efímera del arte callejero y la calidad duradera de las bellas artes. A medida que el mundo del arte continúa evolucionando, el papel de la serigrafía en el arte callejero y el graffiti seguirá siendo sin duda fundamental, impulsando la innovación y la exploración artística en los años venideros.
Imagen de pie de página

© 2025 Colección de arte de pintura en aerosol,

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Descubre
    • Google Pay
    • Prepagada Mastercard
    • PayPal
    • Comprar Pagar
    • Visa

    Login

    ¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseña

    ¿No tiene una cuenta todavía?
    Crear una cuenta