Pintura en aerosol

719 obras de arte

  • Margot Silver cortado a mano HPM Giclee Print por Kevin Stanton

    kevin stanton Margot Silver cortado a mano HPM Giclee Print por Kevin Stanton

    Impresión giclée de pintura en aerosol HPM cortada a mano de Margot Silver de Kevin Stanton Obra de arte Impresión de edición limitada en papel de bellas artes con purpurina en capas Impresión adornada a mano Graffiti Pop Street Artist. 2013 Pintura en aerosol firmada y numerada Papel brillante Corte a mano Adornado Edición limitada N.° 1 de 4 Tamaño de la obra de arte 11.75 x 15.75 Impresión giclée HPM. Collage en papel plateado de la mujer Gwyneth Paltrow como Margot Tenenbaum estilizada de la película The Royal Tenenbaums. "Margot Silver" de Kevin Stanton: una oda a la iconografía cinematográfica La impresión Giclee HPM (múltiples pintados a mano) cortada a mano "Margot Silver" es una creación magistral de Kevin Stanton, una reconocida figura del Graffiti Pop Street Art. Esta pieza es excepcional como obra de edición limitada, siendo la primera de una serie de cuatro, cada una meticulosamente firmada y numerada por el artista. La obra de arte, de tamaño 11.75x15.75 pulgadas, es un collage de papel plateado sobre papel artístico brillante en capas, que ha sido adornado a mano para mejorar su atractivo visual. La pieza de Stanton rinde homenaje al personaje de Gwyneth Paltrow, Margot Tenenbaum, de la aclamada película de Wes Anderson "The Royal Tenenbaums". Interacción entre la estética del cine y el arte callejero "Margot Silver" de Stanton es un excelente ejemplo de cómo los reinos de la cultura pop y el arte callejero pueden entrelazarse para producir obras que son a la vez referenciales y originales. La pieza toma a un personaje hecho famoso en el cine y la reinterpreta a través de la lente del arte callejero, empleando técnicas como la pintura en aerosol, tradicionalmente asociadas con el graffiti. El resultado es un retrato gráfico audaz que captura la esencia del personaje de Margot Tenenbaum a través de formas y colores estilizados, que resuena con la vitalidad y la inmediatez que se encuentran en el arte pop callejero. Esta impresión es más que una representación de un personaje cinematográfico; es un diálogo con el público, invitándolo a revisitar lo familiar desde una nueva perspectiva. Así como el arte callejero a menudo reutiliza los espacios públicos para crear algo que llame la atención y provoque una conversación, el trabajo de Stanton reutiliza la imagen de una figura conocida, alentando a los espectadores a involucrarse con el personaje y el arte en un nivel más profundo. Artesanía en el arte contemporáneo En "Margot Silver", la artesanía es evidente en los cortes precisos y la cuidadosa aplicación de adornos, que dan vida a la pieza. El uso de papel brillante agrega una dimensión textural que contrasta con la planitud que a menudo se asocia con la pintura en aerosol, lo que demuestra la habilidad de Stanton para unir elementos dispares para crear armonía en el lienzo. La obra refleja un movimiento más amplio en el arte contemporáneo en el que los artistas incorporan técnicas tradicionales a la conversación con temas y medios modernos. El enfoque de Stanton hacia su oficio, particularmente el intrincado método del corte de papel, hace eco de la meticulosidad de los artistas callejeros que pasan horas perfeccionando sus murales y plantillas. Su impresión de edición limitada, muy parecida a un mural cuidadosamente curado, se convierte en un hito en el panorama del arte contemporáneo: un marcador de creatividad e ingenio. El impacto duradero de "Margot Silver" "Margot Silver" de Kevin Stanton simboliza la dedicación del artista para ampliar los límites del arte de inspiración callejera. Al elegir inmortalizar un personaje cinematográfico a través de los métodos y medios del arte callejero, Stanton no sólo rinde homenaje al personaje y al poder de la narración visual. Su trabajo es un recordatorio de que la esencia del arte pop callejero y del graffiti radica en su capacidad de transformar lo familiar en algo extraordinario, de imbuir lo cotidiano de significado y belleza. La impresión sigue siendo una pieza cautivadora dentro de la obra de Stanton, un testimonio de su capacidad para navegar y trascender los reinos del arte callejero y pop.

    €166,95

  • Caminos que pavimentamos Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Malt

    Malta Caminos que pavimentamos Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Malt

    Paths We Pave Pintura original Pintura en aerosol y acrílico sobre madera acunada por Malt Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2011 Caminos firmados que pavimentamos pintura acrílica original en aerosol de Malt Malt es un artista autodidacta que vive y trabaja en Metro Detroit. Combinando técnicas de graffiti y aerosol con su estilo acrílico característico, el último trabajo de Malt da un giro abstracto a los paisajes tradicionales y los personajes que habitan los fondos psicodélicos. La yuxtaposición de pájaros del bosque, árboles, vida/muerte, crecimiento/decadencia, fuerza/debilidad es lo que mantiene las cosas frescas y habitualmente interesantes en el trabajo de Malt.

    €1.997,95

  • El catálogo de cartera de Beautiful Losers en caja 2006 Kaws Shepard Fairey

    Kaws - Brian Donnelly El catálogo de cartera de Beautiful Losers en caja 2006 Kaws Shepard Fairey

    The Beautiful Losers Portfolio & Catalog Edición en caja 2004-2010 Juego de cajas de museo Kaws- Brian Donnelly x Shepard Fairey- OBEY x Jonathan Levine Proyectos que presentan legendarios graffitis callejeros de docenas de artistas durante los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 Espectáculo. The Beautiful Losers Portfolio and Catalog Boxed Edition, 2006 es un tesoro escondido para los amantes del arte pop callejero y el graffiti, ya que ofrece una colección completa que captura el espíritu de la icónica exposición "Beautiful Losers". Este conjunto de edición limitada es un testimonio prístino de un momento decisivo en el arte contemporáneo y la creatividad cruda de la escena del arte callejero de 2004 a 2010. Cada elemento del conjunto, que lleva los números de edición correspondientes, está en perfecto estado, lo que garantiza su valor como objeto de colección y como pieza de la historia del arte. Portafolio y catálogo original de The Beautiful Losers Edición en caja 2004-2010 Juego de cajas de museo x Jonathan Levine. Las cajas de The Beautiful Losers 2004-2010 de Jonathan Levine Projects se lanzaron en una edición limitada, con la Portfolio Box limitada a menos de 30 ediciones y la Catalog Box limitada a 100. Cada juego está alojado en una caja de madera numerada e impresa personalizada, lo que agrega una capa de sofisticación y cuidado a la presentación de estas obras de arte. Las dimensiones de estas cajas, que miden 26 x 19 x 9 pulgadas, fueron elegidas cuidadosamente para acomodar la variedad de obras y sus diferentes tamaños, asegurando que se mantenga la integridad de cada pieza. Iconoclast publicó estas cajas con motivo de la exposición itinerante "Beautiful Losers", que se desarrolló entre 2004 y 2010. Esta exposición, junto con "Transfer", que recorrió varios lugares entre 2008 y 2010, mostró el talento floreciente y las diversas expresiones del arte pop callejero y el graffiti. La exposición Beautiful Losers y las publicaciones que la acompañan, incluido el libro "Beautiful Losers: Contemporary Art And Street Culture" publicado por Edition Iconoclast en 2005, han sido fundamentales para llevar la vitalidad y relevancia del arte callejero y del graffiti a un público más amplio. Portfolio Box, un componente crucial de estos conjuntos, es un tesoro escondido de 28 de los artistas callejeros y de graffiti más influyentes. Esta colección incluye grabados de artistas de renombre como KAWS y Shepard Fairey, cada uno de los cuales aporta su visión y estilo únicos a la vanguardia. Cada pieza dentro de esta caja hace eco de los temas y expresiones artísticas de la exposición más amplia Beautiful Losers, lo que subraya aún más la importancia de esta colección en el arte contemporáneo. The Beautiful Losers Movie 2008 Acerca de la exposición de arte Beautiful Losers es un documental de 2008 que se sumerge en las vidas y el arte de un colectivo de artistas que han desempeñado un papel fundamental en el movimiento Street Pop Art y Graffiti Artwork desde la década de 1990. Dirigida por Aaron Rose y codirigida por Joshua Leonard, esta película fue producto de Sidetrack Films y BlackLake Productions, con artistas como Harmony Korine y Steve "ESPO" Powers. La película explora el espíritu de "hágalo usted mismo" de estos artistas, cuyo trabajo está impregnado de la estética del skate, el graffiti y géneros musicales underground como el punk rock y el hip-hop. Arroja luz sobre el viaje de estos artistas desde la oscura cultura callejera hasta convertirse en figuras célebres dentro del mundo del arte convencional, detallando sus sentimientos y convicciones personales a medida que pasaron de crear para sí mismos a trabajar en proyectos comerciales de alto perfil. "Beautiful Losers" es más que una película; es parte de un fenómeno cultural más significativo que incluye un libro de arte publicado con el mismo nombre, editado por Christian Strike y Aaron Rose, y una exposición itinerante en un museo que presenta a los artistas y sus obras. Esta exposición sirve como telón de fondo y como foco del documental, enfatizando la influencia expansiva de estos artistas y su continua relevancia en el discurso del arte contemporáneo. Artista firmado Edición limitada Serigrafías, fotografías, dibujos y objetos de arte 2004-20010 Beautiful Losers Contemporary Art and Street Culture Book 2004 Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture, una antología fundamental publicada en 2004 por DAP/Iconoclast, este volumen es una exploración esencial de una subcultura vibrante que transformó la estética de finales del siglo XX y principios del XXI. Esta primera edición es una joya de colección guardada en una tapa dura en buen estado con funda. Los tableros de tela roja del libro están grabados con letras doradas en el frente y el lomo, señalando el tesoro dentro de una profusión de ilustraciones y obras originales. Esta no es una mera colección; es una narrativa profunda que detalla el surgimiento orgánico y no forzado de un movimiento cultural. Traza el viaje de los artistas estadounidenses, muchos de ellos recién llegados a la edad adulta, que fueron impulsados ​​no por las demandas del mercado sino por pura pasión y creatividad. Sin formación formal ni conocimiento interno, se inspiraron en las calles, influenciados por la cruda vitalidad del skate, el graffiti, la moda callejera y la música independiente. Nombres como Shepard Fairey, Mark Gonzales y Spike Jonze se encuentran entre los muchos que canalizaron sus experiencias vividas en su oficio, aprendiendo haciendo y revolucionando sus medios. Beautiful Losers sirve como tributo y relato histórico, rastreando los hilos culturales desde Jean-Michel Basquiat y Keith Haring hasta proponentes más recientes como Ryan McGinniss y KAWS. Presenta diversas expresiones artísticas en todos los medios, junto con reproducciones de objetos efímeros que resumen el espíritu de la época. El libro se enriquece aún más con ensayos de escritores que han apoyado fervientemente a estos artistas desde sus inicios. No es sólo un libro de arte; es un archivo de un movimiento que dejó huellas imborrables en el mundo del arte y la moda, la música, la literatura, el cine e incluso el atletismo. Es posible que el espíritu independiente que encarnaron estos creadores haya evolucionado, pero su espíritu fundacional (un espíritu de rebelión, innovación y autenticidad) permanece inquebrantable. Beautiful Losers es una celebración de ese espíritu perdurable, una invitación a presenciar la belleza en lo crudo, lo sin refinar y lo real. Kaws- Brian Donnelly: Saludos cálidos Impresión tipográfica 2005 Firmada/numerada 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 obras de arte Tamaño 16x20. "Warm Regards", creada en 2005 por KAWS, es una cautivadora obra de arte realizada mediante impresión tipográfica sobre papel, que mide 20 x 16 pulgadas. Esta obra de arte forma parte de una edición limitada de 200, cada una meticulosamente firmada y numerada por el artista. La pieza fue publicada explícitamente por Iconoclast Editions para conmemorar la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, marcando un momento significativo en la intersección del arte contemporáneo y la cultura callejera. Esta obra de arte presenta un personaje que es un motivo característico en el trabajo de KAWS, con sus notables ojos tachados y manos y pies exagerados que parecen dibujos animados. Esta impresión pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas disponibles, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. Fue publicado por Iconoclast Editions, probablemente como una celebración de la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera". La exposición, que tuvo lugar de 2004 a 2009, fue un evento fundamental que mostró la superposición del arte contemporáneo con la cultura callejera. El trabajo de KAWS a menudo une estos dos mundos, combinando una experiencia en diseño gráfico comercial con una estética sofisticada y digna de una galería. Sus personajes suelen provenir de la cultura pop y se representan en un estilo lúdico y crítico, que a menudo refleja el consumismo y las emociones humanas. Shepard Fairey- OBEY: Soup Can I Serigrafía 2005 Firmada/Numerada 2005 Firmada y numerada Edición limitada de 200 obras de arte Tamaño 16x20. "Soup Can 1" de Shepard Fairey es una pieza icónica de 2005, magistralmente representada como una serigrafía sobre papel de archivo sin ácido. La obra de arte mide 20 por 16 pulgadas y pertenece a una serie de edición limitada, con solo 200 piezas existentes, cada una con la firma del artista y el número de edición. Iconoclast Editions lanzó esta impresión para conmemorar la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y celebrar la relación sinérgica entre las escenas de arte underground y la cultura dominante. La impresión "Soup Can 1" ha aparecido en una variedad de exhibiciones prestigiosas, incluida la exposición itinerante fundamental "Beautiful Losers", "Transfer" en Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, y la muestra integral "Supply & Demand". También apareció en la exposición "Transfer" ubicada en el Pabellón Cultural Brasileño en el Parque Ibirapuera, São Paulo, Brasil, en 2010. El trabajo de Fairey durante este período está documentado en una variedad de publicaciones, en particular la colección "Beautiful Losers" de 2005-2009, el libro "Supply & Demand" publicado por Rizzoli en 2009 y la edición de 2010 de "Transfer". Cada una de estas obras proporciona información sobre el proceso creativo del artista y el impacto cultural de su trabajo. La procedencia de "Soup Can 1" está firmemente arraigada en el Beautiful Losers Archive, lo que garantiza su lugar en los anales de la cultura callejera contemporánea y afirma su estatus como pieza coleccionable de la historia del arte. Shepard Fairey- OBEY: Serigrafía sin título de Angela Davis 2005 Firmada/Numerada Esta poderosa serigrafía del influyente artista Shepard Fairey es una sorprendente adición a su ilustre trabajo. Con un tamaño prominente de 8x10, esta pieza sin título es parte de una edición exclusiva de solo 100 copias, cada una impresa, numerada y firmada por el propio Fairey, lo que garantiza su rareza y coleccionabilidad. Fairey, conocido por su capacidad para infundir arte con comentarios sociales, presenta un retrato convincente sobre un atrevido fondo rojo que exige atención. La silueta de alto contraste captura la fuerza y ​​la intensidad del sujeto, inmortalizando un momento de expresión apasionada. La imagen es un eco visual del pasado pero habla de temas contemporáneos de empoderamiento y resistencia. En la esquina inferior izquierda, el emblema característico de Fairey, la estrella rodeada por la palabra "OBEY", ancla la obra, incrustándola dentro de su obra más extensa, conocida por desafiar a los espectadores a cuestionar la autoridad y el panorama de la cultura visual. Esta obra de arte es un testimonio de la continua relevancia de Fairey en el mundo del arte y su firme compromiso de hacer una declaración a través de su arte. Los coleccionistas y admiradores del trabajo de Fairey reconocerán el estilo icónico del artista, que se ha convertido en sinónimo del movimiento de arte callejero moderno. Henry Chalfant: Lee, Futura, Dondi Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Esta convincente obra de arte, elaborada por el estimado Henry Chalfant, celebra el movimiento del arte callejero e inmortaliza el trabajo de tres leyendas del graffiti: Lee, Futura y Dondi. Titulada "Lee Futura Dondi", esta pieza de 2004 es una serigrafía impresa en papel de archivo sin ácido, lo que garantiza su conservación y calidad durante años. Con unas medidas de 16 x 20 pulgadas, la obra es lo suficientemente sustancial como para crear una declaración visual impactante y, al mismo tiempo, adecuada para diversos entornos de visualización. El formato tríptico de la obra de arte presenta un trío de vagones de metro vibrantes y estilizados, cada uno adornado con la obra de arte distintiva de los artistas del graffiti encima. El panel superior está lleno de rosas y azules enérgicos, mostrando el estilo de letras icónico de Lee, mientras que el medio presenta el enfoque futurista de Futura, con formas abstractas y una paleta de tonos fríos. El panel final es un tributo al estilo salvaje clásico de Dondi, con letras llamativas en tonos de rosa que atraviesan el fondo. La obra de Chalfant no es simplemente una representación estática; transmite el movimiento y el ritmo del arte del metro tal como se movía por las arterias de la ciudad de Nueva York. Cada pieza de esta serie de edición limitada está firmada y numerada por Chalfant, lo que marca su autenticidad y conexión con el artista. Esta serie se publicó coincidiendo con la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que mostró las intersecciones y las influencias del arte callejero dentro del arte contemporáneo. Este grabado es una pieza de colección, no sólo por su valor estético e histórico sino también por su representación de la evolución del arte callejero desde el metro y las murallas de la ciudad hasta los escalones del arte elevado. Geoff McFetridge: Dibujo original de Kemistry con animación en DVD 2004 Esta pieza, creada por Geoff McFetridge, es uno de los 100 dibujos originales que componen una intrincada secuencia de animación. Elaborado con precisión a lápiz sobre papel Canson, cada dibujo mide 22.86 por 30.45 centímetros, capturando la estética minimalista y las líneas fluidas características del trabajo de McFetridge. Esta obra de arte muestra una escena divertida de una figura patinando, representada en una línea fluida y continua que transmite movimiento y una sutil sensación de fantasía. Un segundo personaje se asoma con curiosidad desde el borde, añadiendo un elemento narrativo a la composición. Junto con la obra de arte original, los coleccionistas reciben un DVD que contiene la secuencia de animación completa, brindando una visión poco común del proceso creativo de McFetridge y la progresión de la animación desde imágenes fijas hasta una experiencia visual dinámica. El artista firma cada dibujo, aportando un toque personal que asegura la autenticidad. Esta oferta no es simplemente la adquisición de una obra de arte singular; es una invitación a interactuar con el mundo visionario de McFetridge, donde el diseño gráfico se cruza con la narración cinematográfica. Esta combinación única de dibujo tradicional y animación digital ofrece una apreciación multifacética del enfoque innovador del artista hacia el arte contemporáneo. Ed Templeton: Chris Johanson en la primera exposición Beautiful Losers Fotografía 2004 firmada Capturada a través de la lente perspicaz de Ed Templeton, esta fotografía es una pieza importante de la historia del arte contemporáneo, que documenta la esencia vibrante del movimiento artístico "Beautiful Losers". La imagen presenta a Chris Johanson, un artista sinónimo del espíritu DIY del arte callejero, en la primera exposición de "Beautiful Losers" en Cincinnati, Ohio, en 2004. Esta es una evocadora impresión en gelatina de plata de Ed Templeton, que representa a Chris Johanson en la exposición inaugural "Beautiful Losers". La fotografía, de tamaño 8 x 10 pulgadas, es parte de una edición limitada de 100, cada una firmada individualmente por Templeton, lo que marca su exclusividad y autenticidad. Capturada en 2004, esta imagen es una pieza atemporal de la historia del arte, que documenta un momento crucial en la convergencia de la cultura callejera y el arte contemporáneo. Esta fotografía es un registro visual y una encarnación del espíritu de la exposición, que celebra la convergencia clandestina del skate, el graffiti y el arte callejero con el arte contemporáneo. La composición de la foto es sincera y sin filtros, y muestra a Johanson con el rostro oscurecido por una tela blanca, una presencia enigmática que despierta la curiosidad. Esta elección de presentación habla de los temas de anonimato y misterio que a menudo impregnan la cultura del arte callejero. El rostro oscurecido de Johanson, adornado con gafas de sol encima de la tela y su barba salvaje que sobresale debajo, crea un contraste sorprendente, visualmente deslumbrante y que invita a la reflexión. Firmada por Ed Templeton, esta fotografía es una conexión táctil con el momento que captura, llevando al espectador al entorno de un evento fundamental en la historia del arte callejero y pop. La firma de Templeton añade una capa de autenticidad y marca este trabajo como una intersección genuina de su viaje fotográfico y la narrativa artística de Johanson. "Chris Johanson en la primera exposición de Beautiful Losers" es una fotografía que trasciende su medio y ofrece un vistazo a la comunidad y la camaradería de los artistas que definieron una generación. Esta pieza ocupará un lugar de reverencia para los coleccionistas y entusiastas del movimiento, ya que encapsula la energía cruda y espontánea que representaba "Beautiful Losers". Cynthia Connolly: Fotografía sin título de Ice Machine Page, Arizona, 1999 Firmada y fechada Esta fotografía de Cynthia Connolly, sin título pero que captura de manera conmovedora la esencia de Page, Arizona, es una magistral impresión en gelatina de plata que encarna el espíritu de la exposición "Beautiful Losers". La impresión, con unas dimensiones de 4 x 6 pulgadas, pertenece a una serie de edición limitada de 100, cada una cuidadosamente impresa y firmada por el artista, lo que subraya su carácter coleccionable. La imagen se centra en una máquina de hielo, un símbolo mundano pero icónico de la cultura americana en el paisaje cotidiano. Fechada el 5 de mayo de 17, la fotografía no es sólo una representación de un lugar sino una marca de tiempo de una época. La anotación manuscrita "Page, Arizona" añade un toque personal, evoca un sentido de lugar y sitúa la obra de arte en su contexto geográfico. El ojo fotográfico de Connolly transforma lo ordinario en extraordinario, invitando a los espectadores a encontrar belleza y narrativa en lo común. El marcado contraste de la imagen en blanco y negro resalta el juego de luces y sombras, otorgando a la máquina de hielo una calidad escultórica. Esta pieza es una exploración sutil de forma y textura, donde incluso lo utilitario se convierte en un tema digno de contemplación artística. Esta impresión es esencial para los coleccionistas que valoran la intersección de la fotografía documental y las bellas artes. Es un testimonio del compromiso de Connolly de capturar los rincones pasados ​​por alto de los paisajes estadounidenses, lo que lo convierte en una adición excepcional a cualquier colección que celebre la belleza matizada de lo mundano dentro del vasto tapiz de la cultura estadounidense. Barry Mcgee: Untitled Ryze 2007 C-Print y fotografía etiquetada a mano Obra "Untitled Ryze" de Barry McGee es una piedra angular del movimiento de arte contemporáneo, que simboliza la vibrante intersección de la cultura callejera y las bellas artes. Esta llamativa impresión C de 2007, que mide 16 x 20 pulgadas, es un objeto de colección muy codiciado y está limitado a una edición de 200. Cada pieza de la serie tiene la distinción única de estar firmada a mano y numerada por McGee, un artista que rara vez pone su firma en sus obras. La obra de arte se lanzó junto con la exposición fundamental "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y visitó una gran cantidad de museos y galerías en todo el mundo. La imagen captura la esencia de la legendaria figura callejera de Boston, Ryze, y muestra la habilidad de McGee para traducir la energía cruda del graffiti en un contexto de galería refinado. La palabra de McGee se extiende más allá de la fotografía, ya que "Untitled Ryze" es fundamental en sus instalaciones más grandes y piezas de ensamblaje agrupadas. La imagen es un testimonio visual del legado del artista y una piedra de toque para el espíritu cultural de la época resumido en The Beautiful Losers. Adquirida directamente de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, esta pieza representa una oportunidad única para que fanáticos y coleccionistas posean un fragmento de la historia del arte callejero visto a través de la lente de uno de sus artistas más enigmáticos y célebres, Barry McGee. Barry McGee: Sin título Hola, mi nombre es Etiqueta adhesiva original Slap-Up 2005 Etiqueta firmada Barry McGee, una figura influyente en el arte pop callejero y el graffiti, ha tenido un impacto significativo con su estilo y enfoque únicos. Su "Untitled Hello My Name Is Original Slap-Up Sticker 2005 Signed Tag" es un ejemplo por excelencia de su trabajo, que combina el espíritu crudo y enérgico del arte callejero con la estética refinada del arte pop. Esta pieza, creada en 2005, es un testimonio de la capacidad de McGee para transformar objetos y temas cotidianos en expresiones artísticas convincentes. El viaje de McGee en el arte comenzó en las calles, donde perfeccionó su oficio creando graffitis bajo la etiqueta "Twist". Este período de formación fue crucial para dar forma a su estilo distintivo, caracterizado por una mezcla de la espontaneidad del graffiti y la esencia audaz y llamativa del arte pop. Su transición de las paredes de las calles a las galerías no disminuyó la cruda autenticidad de su trabajo. Más bien, le proporcionó un nuevo lienzo para sus expresiones, permitiéndole llegar a un público más amplio y al mismo tiempo mantenerse fiel a sus raíces en la cultura callejera. Terry Richardson: Autorretrato del diablo sin título Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Este autorretrato sin título de 2004, que presenta una sorprendente pieza visual, es una serigrafía sobre papel que mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por el artista, añadiendo un toque personal a esta obra de arte exclusiva. El grabado presenta al artista sobre un fondo amarillo vibrante, posando con un comportamiento juguetón pero rebelde. Adornando cuernos de diablo y empuñando un tridente, el sujeto gesticula juguetonamente un signo de la paz, yuxtaponiendo símbolos tradicionalmente nefastos con una actitud alegre. El vívido tono amarillo monocromático del estampado aumenta el sorprendente impacto de la obra de arte. Esta pieza fue lanzada con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004-2009. Explora las intersecciones de la cultura pop y el arte callejero, ofreciendo una visión subversiva de la iconografía contemporánea. La procedencia de la obra de arte es notable, ya que se originó en Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, lo que garantiza su autenticidad y conexión con un movimiento importante del arte moderno. Este autorretrato es más que una mera imagen; es una pieza llamativa que captura la esencia de un espíritu cultural de la época, lo que la convierte en una adición convincente a cualquier colección de arte. Evan Hecox: Impresión en madera de la calle Kyoto, 2004, firmada/numerada "Kyoto Street", una cautivadora serigrafía de Evan Hecox, presenta un momento congelado en el encanto atemporal de la antigua capital de Japón. Creada en 2004, esta obra de arte está meticulosamente impresa en papel de archivo sin ácido y mide 20 x 16 pulgadas. Pertenece a una edición exclusiva limitada a 200 copias, cada una de ellas firmada a mano y numerada por el propio Hecox, lo que garantiza su lugar como artículo de colección. Esta obra de arte se publicó como parte de la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009 y se exhibió en varios lugares. La impresión "Kyoto Street" se ha exhibido en exposiciones notables, incluida "Transfer" en el Santander Cultural en Porto Alegre, Brasil, en 2008 y el Pabellón Cultural de Brasil en el Parque Ibirapuera, São Paulo, en 2010. En esta pieza, Hecox destila la esencia del paisaje urbano de Kioto en marcados contrastes y líneas limpias, capturando la interacción dinámica de luces y sombras. Linternas adornadas con caracteres kanji marcan la escena, proyectando un cálido resplandor sobre el callejón. Al mismo tiempo, la intrincada red de líneas eléctricas encima añade una capa de complejidad, sugiriendo la vibrante energía de la ciudad. La paleta austera de la obra de arte y el estilo gráfico audaz evocan una sensación de nostalgia, invitando a los espectadores a contemplar la atmósfera serena y bulliciosa de las calles de Kioto. Conservada en el Beautiful Losers Archive, "Kyoto Street" no es sólo una impresión sino una pieza narrativa narrada junto con otras obras maestras contemporáneas en los catálogos "Beautiful Losers" y "Transfer". Es un testimonio de la capacidad de Hecox para capturar el alma del entorno urbano, convirtiéndolo en una posesión preciada para los coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con una inclinación por la estética urbana y la profundidad cultural. Ryan McGinness: Patéticos amuletos de la suerte del Hipster Doofus Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Ryan McGinness, 'Patéticos amuletos de la suerte del Hipster Doofus'. Esta exquisita pieza de 2004 es una representación magistral de la iconografía contemporánea, meticulosamente elaborada a través de serigrafía sobre papel. Cada impresión mide 20 por 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 piezas, lo que garantiza su singularidad y carácter coleccionable. Cada impresión está firmada a mano y numerada por el artista, un testimonio de su autenticidad y del toque personal de McGinness. La obra de arte se lanzó junto con la reconocida exposición 'Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera', que destacó la energía palpitante y la vitalidad del arte callejero dentro del contexto del arte contemporáneo. La pieza es una sinfonía de símbolos, un léxico visual que refleja el espíritu irónico y a menudo autocrítico de la subcultura hipster. El uso que hace McGinness de imágenes icónicas, entrelazadas con alegría y crítica, resume un momento en el que el arte, la cultura y los comentarios sociales se cruzan con una gracia natural. Esta obra no es sólo una obra de arte, sino una porción de la historia cultural, un espejo del espíritu de la época del paisaje urbano de principios de la década de 2000". Harmony Korine: Sin título Osama y ET Serigrafía 2005 Firmada/Numerada Esta obra de arte es una fascinante serigrafía de Harmony Korine titulada "Sin título (Osama & E.T.)" de 2005. Se trata de una obra de edición limitada, con tan solo 200 ejemplares realizados, cada uno de ellos firmado a mano y numerado por Korine, elevando su estatus como pieza de colección. Esta impresión, que mide 20 x 16 pulgadas, muestra la visión única de Korine al yuxtaponer dos referencias culturales muy diferentes en un solo marco. La imagen representa a Osama bin Laden en un cálido abrazo con el icónico personaje extraterrestre, ET, de la reconocida película de Steven Spielberg. La combinación de estas imágenes constituye una declaración audaz e invita a muchas interpretaciones de la convergencia de símbolos culturales dispares. La figura y ET están dibujados con una delicada linealidad que contradice el peso del tema, creando una sorprendente paradoja visual. Esta serigrafía se lanzó con la exposición "Beautiful Losers", que celebró la intersección del skate, el graffiti y la moda callejera con el arte contemporáneo. La procedencia de la impresión es impecable, ya que proviene de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, lo que aumenta su importancia histórica y artística. La combinación de figuras tan incongruentes en esta impresión desafía al espectador a reconciliar las emociones y narrativas contrastantes que representa cada personaje. Esta pieza es más que una simple declaración visual; es un diálogo sobre la cultura pop, figuras políticas, personajes de ficción y su lugar dentro de la esfera artística. Los coleccionistas y entusiastas del arte pop callejero apreciarán la profundidad y la naturaleza provocativa de esta impresión, lo que la convierte en una adición notable a cualquier recopilación de obras de arte contemporáneas. Larry Clark: Fotografía de Shorty sin título 1996/2007 Firmada/Numerada Esta sorprendente fotografía titulada "Sin título (Shorty)" es una obra profunda del aclamado artista Larry Clark. Fue producido en 1996 y posteriormente publicado en 2007. Se presenta en papel de acuarela Anjelica con unas dimensiones de 20 x 13.75 pulgadas. Cada pieza de esta edición de 200 está firmada y numerada individualmente por el propio Clark, con una firma y fecha adicionales en el reverso, lo que garantiza su autenticidad y rareza. Publicada con la reconocida exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, esta fotografía emana de Iconoclast Editions y es una parte integral del Beautiful Losers Archive. Larry Clark, una figura influyente en la fotografía y el cine durante más de cinco décadas, ha dejado una huella indeleble en el mundo creativo a través de obras como "Teenage Lust" y "Tulsa" y películas como "KIDS" y "Marfa Girl". La fotografía captura la esencia de Lyle Dean "Shorty" Easky, cuya historia se entrelaza con la historia del artista y la narrativa más amplia de la cultura juvenil estadounidense. Shorty, de ascendencia nativa americana, falleció trágicamente en 2013. Su vida y muerte prematura siguen siendo una historia conmovedora, con raíces que se remontan al mismo barrio de Tulsa que inspiró gran parte de los primeros trabajos de Clark: el mismo lugar que Francis Ford Coppola eligió para "The Outsiders". Raymond Pettibon: Serigrafía solar sin título 2005 Firmada/Numerada Esta sorprendente obra es una pieza sin título de 2005 del aclamado artista Raymond Pettibon, conocido por sus influyentes contribuciones al arte y la cultura. La pieza es una serigrafía sobre papel, un medio que permite la presentación vibrante y nítida del diseño dinámico de Pettibon. Mide 20 x 16 pulgadas, es accesible a escala para varios espacios y tiene los comandos suficientes para generar un impacto visual. La creación de Pettibon forma parte de una edición exclusiva de 200, y cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que proporciona una conexión directa con su proceso creativo. La obra de arte presenta una explosión de líneas que emanan de un punto central, lo que sugiere una energía explosiva o un fenómeno cósmico. El uso del negro, junto con reflejos de azul y amarillo, confiere a la pieza una sensación de profundidad e intensidad, mientras que el texto escrito a mano en la parte superior: "¡APLÍQUELO AL ESTUDIO DE LOS ESPEJOS, EL ARCO IRIS O EL SOL!", invita a la contemplación. y aporta una dimensión poética a la experiencia visual. Esta edición se publicó para conmemorar la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que celebró la intersección del arte underground y la creatividad urbana. El trabajo de Pettibon es un testimonio del espíritu de este movimiento, que resume el espíritu crudo y la estética audaz que definen el género. Es una pieza de colección no sólo por su atractivo estético sino también por su significado cultural dentro del arte contemporáneo. Evan Hecox: Impresión en madera de Chinatown NYC 2004 Firmada/Numerada 'Chinatown NYC' de Evan Hecox, un grabado en madera de 2004 sobre delicado papel de arroz japonés, articula meticulosamente la vitalidad urbana. Cada impresión de esta serie limitada mide 10 x 8 pulgadas y forma parte de una edición numerada restringida a 100, lo que subraya su exclusividad. Cada pieza está impresa y firmada personalmente por Hecox, lo que da un toque de participación directa del artista en la experiencia del coleccionista. Esta obra captura la esencia del bullicioso barrio chino de Nueva York con un gran ojo para los detalles y un enfoque estilístico distintivo. El uso que hace Hecox de líneas en el medio de bloques de madera traduce la naturaleza dinámica de la ciudad en una imagen estática que palpita de vida. El artista transmite magistralmente la complejidad arquitectónica del paisaje urbano, complementado con el elemento humano que da vida a la ciudad. Las capas matizadas del estampado, con sus intrincadas líneas y sutiles variaciones tonales, hacen eco de las experiencias en capas de la vida urbana. Reconocido por su capacidad para destilar el espíritu de un lugar en su obra de arte, Hecox presenta 'Chinatown NYC' como algo más que una simple representación visual; es una narrativa tejida en tinta y papel, una historia contada al ritmo de un paisaje urbano. Esta pieza refleja la destreza artística de Hecox y es un homenaje al tapiz cultural que define Chinatown y la historia en constante evolución de la propia ciudad de Nueva York. Rostarr- Romon K Yang: Serigrafía de pintura en aerosol HPM de Japón sin título 2005 Firmado/Numerado Experimente la fusión de tradición y rebelión con 'HPM de Japón sin título' de Rostarr, una pieza provocativa de Romon K Yang de 2005. Esta sorprendente obra, realizada sobre papel con unas dimensiones de 27.94 x 33.02 cm, es una combinación armoniosa de pintura en aerosol y técnicas de serigrafía, que culmina en una edición limitada de solo 100 copias, cada una firmada y numerada individualmente por el artista. La obra de arte es un testimonio del lenguaje visual distintivo de Rostarr, donde los trazos caligráficos se encuentran con la espontaneidad del arte callejero. Formas rojas y llamativas anclan la composición; sus contornos fluidos y círculos sólidos contrastan marcadamente con las salpicaduras crudas e improvisadas de pintura en aerosol negra. Esta interacción de color y forma crea una tensión dinámica, una sinfonía visual que captura el espíritu del arte contemporáneo. Cada pieza de 'Untitled Japan HPM' es una celebración de expresión única pintada y impresa a mano, que se erige como una firma audaz del estilo icónico de Rostarr. La disponibilidad limitada de la obra de arte la convierte en una pieza codiciada por coleccionistas y entusiastas deseosos de conservar una parte de la historia del arte que cierra la brecha entre lo viejo y lo nuevo, lo planificado y lo espontáneo. 'Untitled Japan HPM' no es sólo una obra de arte; es una pieza de diálogo cultural que resuena con los ritmos de la vida urbana moderna. Rostarr- Romon K Yang: Mariposa en el huracán 2004 Serigrafía firmada/numerada Embárquese en un viaje visual con 'Butterfly In The Hurricane', una cautivadora serigrafía sobre papel del aclamado artista Rostarr, creada en el año transformador de 2004. Esta pieza ejemplifica la interacción dinámica entre forma y fluidez, mide unas íntimas dimensiones de 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva de 200, cada una con la firma y el número únicos asignados por el propio artista. Elaborado durante la exploración artística y la superación de límites, 'Butterfly In The Hurricane' se lanzó junto con la innovadora exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la confluencia de los movimientos artísticos underground y la corriente principal. La obra de arte presenta una tormenta de formas y curvas abstractas, predominantemente en tonos de azul y amarillo, que evocan la gracia caótica de una mariposa atrapada en una tormenta. Los colores llamativos se arremolinan y bailan sobre el papel, invitando a los espectadores a contemplar la relación entre la armonía y el caos. Esta pieza no es simplemente una obra de arte; es una declaración, una porción de la historia cultural y un testimonio de la maestría del artista al combinar la energía cruda de la cultura callejera con la sofisticación del arte contemporáneo. 'Butterfly In The Hurricane' es una obra imprescindible tanto para conocedores como para coleccionistas, y promete ser un iniciador de conversación y una parte preciada de cualquier colección. Craig R Stecyk III: Sin título 2004 Fotografía única en serigrafía HPM firmada/numerada Una pieza distintiva de Craig R. Stecyk III, esta obra de arte sin título de 2004 es un brillante ejemplo de la fusión entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. Elaborada con meticulosa atención al detalle, la obra presenta un fondo personalizado con aerógrafo pintado a mano, una serigrafía de doble cara aplicada magistralmente, junto con detalles a lápiz sobre papel de archivo blanco, robusto, extragrueso y sin ácido que mide 20 x 16 pulgadas. Limitada a una edición de 200, cada pieza está numerada individualmente y lleva la firma del artista, lo que subraya su exclusividad. Esta obra de arte se publicó con la exposición "Beautiful Losers: Arte contemporáneo y cultura callejera", que se desarrolló entre 2004 y 2009 y es muy apreciada dentro del Beautiful Losers Archive. La procedencia de esta pieza se remonta a Iconoclast Editions, un testimonio de su autenticidad y significado cultural. Stecyk, una figura fundamental en el proyecto Beautiful Losers, creó una instalación que cautivó al público y obtuvo un reconocimiento sin precedentes. Su trabajo es un tributo a las vibrantes subculturas californianas, inspirándose en la cultura del automóvil personalizado, el surf y el skate, todo ello representado a través de su extensa documentación fotográfica. Como miembro fundador de Dogtown y Z-Boys, las obras de Stecyk son más que un mero arte; son representaciones históricas de un movimiento cultural decadente, plasmadas en papel con una paleta que resuena con la energía y el espíritu de las calles. Esta pieza es una expresión artística y un artefacto cultural que captura la esencia de las subculturas californianas, inmortalizadas a través de la lente visionaria de Stecyk. Craig R Stecyk III: Serigrafía en gelatina de plata a prueba sin título Firmada/Numerada Craig R. La pieza sin título de Stecyk III es una declaración de originalidad y desafío artístico. Forma parte de un conjunto exclusivo de 100 obras de arte, cada una de ellas gelatina de plata y serigrafía sobre papel, que miden 10.16 por 15.24 centímetros. La obra de arte presenta audazmente la palabra "PROOF" en letras rojas prominentes, afirmando la autenticidad de la pieza como una impresión fotográfica de generación original. El texto siguiente sirve como declaración y restricción, enfatizando el propósito de la impresión como documento contractual y prohibiendo expresamente la reproducción, reventa y exhibición pública. La firma del artista subraya este límite de exclusividad, garabateada enérgicamente a lo largo de la impresión, que autentica cada pieza y la marca como una entidad única dentro de la edición limitada. La firma se convierte en una parte integral de la obra de arte, mezclándose con el mensaje textual y el fondo austero, asegurando que cada impresión sea un testimonio de la filosofía artística única de Stecyk y su legado dentro de la comunidad artística. Tobin Yelland: Serigrafía de Andy Roy sin título 2004 Firmada/Numerada "Sin título (Andy Roy)" de Tobin Yelland es una serigrafía sorprendente que captura la esencia de la individualidad y el desafío, características distintivas de la cultura callejera. Producida en 2004, esta pieza presenta la imagen de Andy Roy, una figura sinónimo del mundo del skate, conocido por su estilo crudo y su personalidad sin complejos. Impreso en papel de alta calidad, cada pieza de esta edición limitada mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una serie limitada a 200 impresiones. Cada uno está meticulosamente firmado y numerado por Yelland, lo que garantiza su autenticidad y lo ubica dentro de un linaje de codiciados objetos de colección. La obra de arte fue creada para la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009. Esta exposición fue fundamental para celebrar y reconocer la cultura callejera dentro de la escena del arte contemporáneo, llevando la estética del skate, el graffiti y más al espacio de la galería. Originario de Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, "Untitled (Andy Roy)" es más que un retrato; es una narrativa de la subcultura, un emblema del espíritu rudo del arte callejero y una instantánea de un movimiento que ha dejado una marca indeleble en el lienzo del arte contemporáneo. Los coleccionistas y admiradores del género encontrarán en esta serigrafía una pieza que sigue resonando con la autenticidad y la vitalidad de la cultura callejera. Tobin Yelland: Skate Smash Window PhotMills firmado/numerado "Skate Smash Window Photo" de Tobin Yelland es una fotografía cruda y dinámica en blanco y negro que captura un momento sincero de rebelión juvenil. Capturada en 2004, esta imagen personifica el espíritu de la cultura callejera y del skate de la época. La foto muestra la espontaneidad y la impulsividad inherentes a la subcultura del skate, encarnadas por el acto de una patineta que se estrella contra la ventanilla de un automóvil. La fotografía apareció en la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Esta exposición celebró la fusión de las sensibilidades callejeras con el mundo del arte, llevando la autenticidad de las experiencias subculturales a un contexto de bellas artes. Originada en Beautiful Losers Archive y procedente de Iconoclast Editions, esta pieza no es solo una fotografía sino una narrativa, un fragmento de la vida de una cultura que a menudo queda indocumentada. La capacidad de Yelland para capturar un momento tan crudo y sin filtros crea una conexión visceral con el espectador, ofreciendo una ventana a los aspectos desenfrenados de la cultura juvenil. La "Skate Smash Window Photo" es un testimonio de la era que representa y sirve como documento histórico del desafío y la energía disruptiva que significa el skate. Es una pieza valiosa para coleccionistas y entusiastas de la fotografía y la cultura callejera, que ofrece una mirada sin complejos a los momentos que definen un movimiento. Mike Mills: Los policías están dentro de nosotros Serigrafía 2004 Pieza evocadora firmada/numerada de Mike Mills "Los policías están dentro de nosotros". Se erige como una declaración profunda en el arte contemporáneo, utilizando el medio crudo de la serigrafía impresa a mano combinada con lápiz sobre papel de archivo blanco suave y sin ácido. Esta obra de 2004 mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición exclusiva limitada a 200 impresiones firmadas y numeradas. Cada impresión de esta serie es un testimonio del buen ojo de Mills para la interacción del texto y la imagen, elaborando una narrativa que habla de la lucha interna y la introspección social. El atrevido tono rojo que domina la impresión, que se desvanece en una representación austera y arenosa en la parte inferior, crea un sorprendente contraste visual, que sugiere una dualidad dentro de la condición humana. Esta obra de arte fue lanzada con la exposición fundamental "Beautiful Losers" exhibida de 2004 a 2009. La exposición destacó la importancia cultural del arte callejero y su impacto en las prácticas artísticas contemporáneas. "The Cops Are Inside Us" refleja el sentimiento de su época y continúa resonando con los comentarios sociales actuales, lo que la convierte en una pieza atemporal para coleccionistas y entusiastas del arte significativo. Procedente de la venerada colección Beautiful Losers, esta pieza de Mike Mills no es solo una obra de arte; es una pieza de comentario cultural, preservada a través de serigrafía y que ofrece una ventana al complejo diálogo entre la sociedad y uno mismo. Cheryl Dunn: Redactado en 2004 Serigrafía firmada/numerada y fotografía firmada "Drafted" de Cheryl Dunn. es una provocativa obra de arte serigrafiada que captura claramente un momento de interacción humana, frente a un fondo amarillo vibrante. Esta creación de 2004 mide 20 x 16 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que subraya su exclusividad. La obra de arte presenta una escena de alto contraste con figuras recortadas, una sentada en el suelo y las otras aparentemente en movimiento. Las siluetas de Dunn crean una narrativa universal, permitiendo a los espectadores impartir sus historias y significados a la pieza. El título "redactado". sugiere temas de compulsión y resistencia, que resuenan en los espectadores a un nivel profundamente personal. Lanzada durante la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, esta pieza contribuye al diálogo entre la cultura callejera y las bellas artes. La exposición fue un escaparate fundamental para artistas influenciados por formas subculturales como el skate, el graffiti y el punk. Surgido del prestigioso Beautiful Losers Archive y producido por Iconoclast Editions, "drafted". es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de un movimiento. Es una poderosa expresión de la perspectiva de Dunn y un comentario visual sobre las fuerzas que dan forma a nuestra sociedad. Los coleccionistas de arte contemporáneo y los amantes de la cultura callejera encontrarán en esta obra una combinación convincente de audacia estética y relevancia social. Cheryl Dunn: C-4 San Francisco Tenderloin Hallway Giclee Print 2004 Firmado/Numerado Esta obra, que presenta una cautivadora impresión giclée de Cheryl Dunn, transporta al espectador al vibrante corazón del distrito Tenderloin de San Francisco. La pieza, titulada "C-4 San Francisco Tenderloin Hallway", es un testimonio del buen ojo de Dunn para lo crudo y lo real, capturando un momento evocador en un pasillo que susurra historias sobre el tejido urbano de la ciudad. La impresión mide 15 por 10 pulgadas, que se pueden exhibir, está meticulosamente numerada y firmada personalmente por Cheryl Dunn, lo que indica su autenticidad y conexión con la visión original del artista. Esta impresión de edición limitada es una de las 100 copias, lo que la convierte en una pieza única y coleccionable para los amantes del arte y los admiradores de la exploración urbana. El sujeto se encuentra en el estrecho pasillo, encarnando una sensación de quietud en medio del potencial caos de la ciudad. El individuo está vestido con una llamativa chaqueta roja y verde, adornada con extravagantes orejas de oso que dan un aire de inocencia a la escena, que de otro modo sería cruda. Esta persona sostiene una lata de pintura en aerosol, lo que sugiere una historia de expresión y arte callejero. Al mismo tiempo, los bolsillos de la chaqueta están curiosamente llenos de latas adicionales, tal vez insinuando el comentario del artista sobre la juventud, la rebelión o la creatividad en los espacios urbanos. La impresión de Cheryl Dunn no sólo ofrece una narrativa visual sino que también evoca una discusión sobre el latido cultural de la vida de la ciudad, las capas de historias amontonadas en sus paredes y los vibrantes personajes que recorren sus caminos. Esta pieza es más que una fotografía; es una porción del alma de San Francisco, bellamente conservada en giclée de alta calidad. Cynthia Connolly: Serigrafía sin título de Ice Machine 2004 Firmada/numerada "Sin título" de Cynthia Connolly de su serie "Ice Machines" es una cautivadora serigrafía sobre papel que mide unas impresionantes 16 x 20 pulgadas. Esta pieza es parte de una edición limitada de 200, cada una con la firma del artista y un número único, que marca su autenticidad y disponibilidad limitada. Elaborada teniendo en cuenta la estética americana, esta obra de arte es una documentación poética de las alguna vez omnipresentes máquinas de hielo que salpicaban el paisaje estadounidense y ahora son un emblema desaparecido de una época pasada. El trabajo de Connolly es celebrado por su capacidad para capturar estos fragmentos fugaces de la vida estadounidense, preservando la nostalgia y el significado cultural que encierran estos objetos cotidianos. La impresión "Sin título" se publicó para conmemorar la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Esta exposición fue un momento crucial que llevó la crudeza de la cultura callejera a los espacios refinados de las galerías de arte, destacando el trabajo de artistas que se inspiran en la estética callejera, el skate y las corrientes subterráneas de la subcultura. Las fotografías de Connolly, famosas por su conmovedora simplicidad y profundidad, se encuentran en las colecciones permanentes de prestigiosos museos. Esta impresión, parte del conjunto de obras de "Ice Machines", refleja su dedicación a registrar elementos de la vida estadounidense que poco a poco se están desvaneciendo de la vista. Para coleccionistas y admiradores del arte contemporáneo con un toque de nostalgia, "Sin título" de Connolly es imprescindible. No es sólo una serigrafía; Es una pieza de patrimonio cultural, una reflexión reflexiva sobre la naturaleza transitoria de lo cotidiano y una hermosa obra de arte de un distinguido fotógrafo y artista. Geoff McFetridge: Serigrafía The Hidden Radiance 2004 Firmado/Numerado "The Hidden Radiance" de Geoff McFetridge es un testimonio del dominio del artista del ritmo visual y la narrativa dentro de los límites de la serigrafía. Creada en 2004, esta serigrafía sobre papel mide 20 x 16 pulgadas, un tamaño que permite que los patrones intrincados y la llamativa paleta de azules envuelvan el campo de visión del espectador; cada elemento dentro del diseño teselado pulsa con una energía emblemática del arte gráfico de McFetridge. Tras una inspección más cercana, se puede discernir la meticulosa composición de formas abstractas y figurativas. Esta obra de arte estampada es un sofisticado rompecabezas visual donde las formas geométricas y orgánicas convergen para crear una sensación de profundidad y movimiento. La repetición de los elementos tiene un propósito estético y teje una narrativa más profunda, aludiendo a la interconexión de los individuos dentro de una comunidad o la naturaleza repetitiva pero única de los paisajes urbanos. Firmada por el artista, esta pieza contiene el toque personal de McFetridge, asegurando su autenticidad y conectando al coleccionista directamente con el proceso creativo. "The Hidden Radiance" apareció en el renombrado "The Beautiful Losers Portfolio" en la Agnes B Gallery de Los Ángeles como parte de una colección que celebra la sinergia entre el arte contemporáneo y la cultura callejera. También se destaca en el libro fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", publicado por Edition Iconoclast, que documenta el fenómeno cultural de esta obra de arte. Esta serigrafía es una pieza decorativa integral del diálogo entre el arte pop callejero y las escenas artísticas convencionales. Es una pieza de colección que captura la esencia de la influencia de McFetridge en el lenguaje visual del arte contemporáneo. Este lenguaje se dirige al exigente entusiasta del arte y al vibrante aficionado a la cultura callejera. Ed Templeton: Serigrafía de mujer sorprendida sin título 2004 Firmada/numerada "Untitled Shocked Woman", que presenta una pieza convincente de Ed Templeton, es una obra que resume el potencial crudo y expresivo de la serigrafía. Fabricada en 2004, esta pieza mide 16 x 20 pulgadas y forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada por Templeton, lo que garantiza su exclusividad y estatus coleccionable. Esta serigrafía muestra la capacidad única de Templeton para capturar la condición humana en sus momentos más vulnerables y sinceros. La obra de arte presenta la imagen de una mujer, su expresión de sorpresa o conmoción, un momento narrativo congelado en el tiempo por la mano experta de Templeton. El uso de colores vivos y contrastantes y la superposición de elementos abstractos le dan a esta pieza una cualidad dinámica que es a la vez inquietante e intrigante. Las imágenes están imbuidas de inmediatez e intimidad, características del enfoque artístico de Templeton. Desafía a los espectadores a enfrentar las emociones inesperadas y a menudo inquietantes que muestran sus sujetos. Las pinceladas crudas y el oscurecimiento deliberado de los detalles invitan a explorar los temas de la privacidad, la emoción y la naturaleza voyeurista del arte. "Untitled Shocked Woman" se publicó durante la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró la intersección de las escenas de arte underground y el reconocimiento generalizado. El trabajo de Templeton es un testimonio del poder del arte pop callejero para transmitir profundas experiencias humanas, lo que hace de esta pieza una valiosa adquisición para coleccionistas y entusiastas del arte contemporáneo. James Jarvis x Amos Toys: In-Crowd The Thin Blue Line Wiggins Figura firmada Fine Art Toy 2004 Presenta "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins", una edición limitada de 100 piezas de colección firmadas de 3.5 x 6 que fusionan el mundo imaginativo de James Jarvis con el placer tangible de los juguetes artísticos. Creada en colaboración con Amos Toys, esta figura representa una síntesis única de arte, coleccionismo y narrativa, que culmina en una figura de vinilo de 6 pulgadas (aproximadamente 10 cm) llamada Wiggins, parte de una serie altamente exclusiva limitada a solo 1660 piezas en todo el mundo. Wiggins, el diminuto agente de la ley, luce orgulloso su uniforme, confeccionado con meticulosa atención al detalle. Desde la parte superior de su clásica gorra de policía hasta las suelas de sus firmes botas, cada elemento de su atuendo ha sido cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de su personaje. Tiene un garrote, un accesorio que insinúa su disposición para entrar en acción y restablecer el orden. Sin embargo, su rostro, con un bigote colocado sobre una expresión severa, sugiere una profundidad de personalidad más allá de sus deberes oficiales. Cada figura llega encerrada en una caja bellamente diseñada, que muestra con orgullo la firma de James Jarvis, una marca de autenticidad y una conexión directa con la mano del artista. El empaque es tanto una obra de arte como la figura misma, con la silueta de la ventana mostrando a Wiggins en una presentación que desdibuja la línea entre el juguete y la escultura artística. Wiggins no es sólo un personaje, sino un narrador por derecho propio, que encarna las complejidades de su profesión con un toque del humor y la perspicacia característicos de Jarvis. Según su historia de fondo, cuando no patrulla las calles, escribe poesía confesional, dando un vistazo a su alma sensible, en contraste con su figura autoritaria. Esta pieza es imprescindible para los fanáticos del arte pop callejero y aquellos que aprecian la intersección del arte y la alegría. Es un tributo al encanto poco convencional y la visión creativa por los que James Jarvis es famoso, lo que hace de "In-Crowd: The Thin Blue Line Wiggins" una adición destacada a cualquier colección de juguetes de bellas artes o piezas de arte contemporáneo. ESPO- Steve Powers: Sin título Next Door HPM Serigrafía 2006 Firmado/Numerado "Sin título (Next Door...)" de Steve Powers es una obra ejemplar de arte contemporáneo, que combina la crudeza del arte callejero con la sofisticación de una pieza de galería. Esta serigrafía sobre papel, que mide 16 x 20 pulgadas, forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que garantiza su condición de pieza de colección. Una característica destacada de esta obra de arte es que cada impresión incluye elementos únicos dibujados a mano por Powers, lo que hace de cada pieza un tesoro único. La obra de arte está impregnada del ingenio y el lenguaje visual característicos de Powers, con gráficos atrevidos e interacción textual que transmiten una narrativa compleja. Publicado junto con la célebre exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, este grabado captura la esencia de un movimiento que desdibujó los límites entre el arte underground y el arte convencional. Los variados elementos, desde la pieza del rompecabezas "Misfit" hasta la figura triste con un sombrero de copa, todos hablan de temas de identidad, presiones sociales y la búsqueda existencial de significado. Con origen en Iconoclast Editions y Beautiful Losers Archive, "Untitled (Next door...)" de Powers no es simplemente una obra de arte impresa; es un diálogo con el espectador, un comentario satírico sobre la condición humana y un reflejo de la voz distintiva de Steve Powers (también conocido como ESPO) en el mundo del arte. Esta pieza complementará cualquier colección de arte y servirá para iniciar una conversación debido a sus imágenes vibrantes y la destreza narrativa única del artista. ESPO- Steve Powers: Letreros prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York Impresión HPM personalizada 2006 Steve Powers, también conocido como ESPO, da vida a la esencia dinámica de la comunicación urbana con sus "Señales prácticos para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" desde 2006. Esta colección de pegatinas troqueladas es más que una mera decoración; es una forma de expresión que encarna el pulso de las calles de la ciudad de Nueva York. Cada pegatina es una explosión de color y simbolismo, que mide 12-1/8 x 10-1/4 pulgadas, diseñada para captar la atención y provocar el pensamiento. Esta pieza clasifica hábilmente los diversos arquetipos que uno puede encontrar en la bulliciosa metrópolis: "CONFUSORES" con una mano que señala en azul, "ABUSADORES" con un pulgar hacia abajo en rojo, "USUARIOS" con un dedo que señala en verde y "PRODUCTORES" con un apretón de manos en negro: el amarillo vibrante del fondo actúa como un megáfono visual, amplificando el mensaje de cada cartel. La obra de arte de Powers es un comentario sobre la dinámica social de la vida urbana, cada signo es una abreviatura de las complejas interacciones que definen la experiencia urbana. Lanzadas como una hoja de calcomanías troqueladas mate de alta presión (HPM) personalizadas, estas calcomanías están diseñadas para adherirse a cualquier superficie, convirtiendo objetos cotidianos en medios para el diálogo social. "Señales prácticas para personas que conoces en la ciudad de Nueva York" es una obra de arte interactiva y un artefacto cultural que refleja la aguda observación del artista de los personajes que conforman el tejido de la vida de la ciudad. Para los coleccionistas y admiradores del trabajo de Steve Powers, esta hoja de pegatinas es una combinación única de diseño gráfico, arte callejero y comentarios irónicos, todos ellos sellos distintivos del estilo distintivo de Powers. Jo Jackson: Serigrafía sin título 2004 Libro de artista firmado/numerado y "Estados" "Untitled" de Jo Jackson de 2004 es una serigrafía serena que captura la esencia minimalista de las formas naturales a través del color y la forma. Esta obra, que mide 16 x 20 pulgadas, forma parte de una serie de edición limitada, y cada pieza está firmada y numerada por el artista, lo que subraya su exclusividad y valor coleccionable. States es una revista de libros animados de edición limitada de 100 ejemplares. El estampado presenta un pico helado y austero sobre un excelente fondo azul, que evoca una sensación de calma y contemplación. La cima de la montaña se encuentra con un copo de nieve singular y detallado, que sugiere la pureza y singularidad de las creaciones de la naturaleza. Abajo, un campo de puntos blancos danza sobre la base, recordando una tranquila nevada o un cielo nocturno estrellado. Publicada en consonancia con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, la obra de arte de Jackson refleja las cualidades introspectivas y a menudo meditativas que el arte contemporáneo puede provocar. La exposición fue un evento histórico que mostró artistas que se inspiraron en la cultura callejera, el graffiti, el skate y otras formas de arte subcultural. Esta pieza, que surge del Beautiful Losers Archive, representa un momento en el arte contemporáneo donde la simplicidad y el simbolismo convergen. Tanto para coleccionistas como para entusiastas, "Untitled" de Jackson no es sólo una impresión sino una pieza de tranquila belleza, que ofrece un momento de reflexión en medio del caos de la vida cotidiana. Es un testimonio de la capacidad del artista para sintetizar emociones complejas en una imagen única y conmovedora. Thomas Campbell: People Of Pangea Silkscreen Print 2005 Firmado/Numerado "People Of Pangea Unite" de Thomas Campbell es una convincente serigrafía sobre papel que resume una perspectiva caprichosa y estimulante sobre la unidad y el mundo natural. Esta pieza de 2005 forma parte de una serie limitada, firmada y numerada individualmente por el artista, lo que convierte cada impresión en un artefacto coleccionable. La obra de arte retrata un paisaje surrealista donde figuras humanas se fusionan con el tronco de un árbol, creando una metáfora visual de la interconexión. Arriba, se despliega un bocadillo con el texto "¿QUÉ EXACTAMENTE CONSERVAN LOS CONSERVADORES?", un mensaje provocativo que alienta a los espectadores a reflexionar sobre la gestión política y ambiental. La pieza está salpicada de vibrantes toques de color en medio de una paleta de tonos tierra, que atrae la atención a través de la divertida composición. Publicado para la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que se desarrolló entre 2004 y 2009, la impresión de Campbell encarna la celebración de la exposición de las formas de arte subcultural y su influencia en el arte contemporáneo. La exposición fue un evento cultural importante, que llevó el espíritu del skate, el graffiti y el arte callejero al espacio de la galería. "People Of Pangea Unite" es un testimonio de la capacidad única de Campbell para combinar lo fantástico con lo crítico, ofreciendo una declaración que es a la vez estéticamente agradable e intelectualmente estimulante. Para los coleccionistas, esta impresión no es sólo una obra de arte; es un tema de conversación que captura un momento distintivo en la historia del arte contemporáneo, caracterizado por su audacia y capacidad para desafiar el status quo. Thomas Campbell: T Moe Still Smoking Paul Frank Cartera personalizada hecha a mano de edición limitada 2005 "Still Smoking" de Thomas Campbell es una cartera hecha a mano y hecha a medida, una obra de arte funcional que fusiona la utilidad con la vitalidad de la cultura callejera. Creado en 2005, este artículo de edición limitada celebra el estilo personal y el talento artístico. Adornada con una gran cantidad de ilustraciones caprichosas que son características de la estética de Campbell, la billetera cuenta con un fondo azul claro con imágenes vívidas y contrastantes. Desde la divertida representación de las nubes hasta las estructuras estilizadas y las figuras caprichosas, cada elemento se representa con una sensación de alegría y una sensibilidad gráfica audaz. La billetera fue lanzada como parte de la conmemoración de la exposición "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que tuvo lugar de 2004 a 2009. Este evento global fue un hito al mostrar la intersección del skate, el graffiti y el arte callejero dentro de la escena del arte contemporáneo. La billetera "Still Smoking" de Campbell no es solo un accesorio, sino una pieza coleccionable que captura la esencia de una era en la que el arte no se limitaba a las galerías, sino que se llevaba en el bolsillo, como parte de lo cotidiano. Es un tributo al espíritu de "Beautiful Losers" y un artículo imprescindible para los coleccionistas que aprecian la combinación del arte y la vida cotidiana. Andy Jenkins: Impresión HPM única Hang sin título 2005 Firmada/Fechada Esta obra de arte, una pieza convincente de Andy Jenkins, forma parte de una colección única de 100 impresiones de inyección de tinta, cada una de aproximadamente 11 por 9 pulgadas. Esta obra sin título es una sinfonía de elementos visuales que combina tipografía, diseño gráfico e ilustraciones dibujadas a mano para crear una narrativa en capas. La pieza presenta audazmente la palabra "HANG" en letras escalonadas de gran tamaño que dominan el campo visual, contra un fondo que combina intrigantemente elementos de un calendario y escritura manuscrita, sugiriendo el paso del tiempo y la naturaleza fugaz de los momentos. Un boceto de un cohete colocado junto a la tipografía añade una sensación dinámica de movimiento y exploración, enriqueciendo aún más la historia que cuenta la impresión. Cada impresión de esta edición limitada está firmada y fechada individualmente por Jenkins, lo que garantiza su autenticidad y conecta al coleccionista directamente con el viaje creativo del artista. Esta obra de arte no es sólo una declaración visual sino un testimonio del enfoque multidisciplinario de Jenkins, donde el texto y la imagen se entrelazan para atraer y desafiar al espectador. Andy Jenkins: Círculo sin título HPM Unique Print 2005 Firmado/Fechado "Circle Untitled HPM Print" de Andy Jenkins de 2005 es un ejemplo notable de grabado contemporáneo que combina la simplicidad de las formas geométricas con la complejidad de la expresión individual. Esta pieza, una de las cien impresiones de inyección de tinta únicas, cada una de las cuales mide aproximadamente 11 por 9 pulgadas, muestra el dominio de la forma, el color y la composición de Jenkins. La obra de arte presenta dos círculos negros y llamativos que dominan el campo visual; Forman un estudio de perfecta simetría y equilibrio. Alrededor de estas figuras centrales parecen haber notas escritas a mano y garabatos, algunos claros, otros oscurecidos, que insinúan el proceso del artista o tal vez pensamientos dejados intencionalmente crípticos. La impresión se coloca sobre un fondo blanco prístino, que no solo acentúa la viveza de los círculos negros y los acentos rojos dentro de uno de ellos, sino que también da prominencia al texto sutil y las líneas que invitan al espectador a acercarse. Cada impresión de esta serie está firmada y fechada por Jenkins, lo que indica el toque personal y la autenticidad que los coleccionistas y admiradores del arte suelen buscar. La naturaleza de edición limitada de estas impresiones hace que cada una sea única en términos de su lugar en la serie y las ligeras variaciones que ocurren en la impresión de inyección de tinta. "Circle Untitled HPM Print" de Jenkins no es sólo una experiencia visual sino también táctil, y la elección del papel y la técnica de impresión por parte del artista contribuyen a la presencia general de la obra. Es un testimonio de la capacidad de Jenkins para transmitir profundidad y narrativa dentro de un marco minimalista, involucrando al observador en un diálogo silencioso, reflexivo y universal. Con sus líneas limpias y detalles intrigantes, esta pieza es una adición convincente a cualquier colección que valore la intersección del diseño moderno y la expresión personal dentro del grabado artístico. Andy "Mel Bend" Jenkins: Scribble Scrabble Serigrafía 2005 Firmado/Numerado "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es una intrigante obra de serigrafía y grafito sobre papel, que captura la imaginación del espectador a través de su audaz calidad gráfica y su divertido compromiso con la tipografía. Esta pieza, que mide 20 x 16 pulgadas, es parte de una edición finita de 200, cada una numerada y firmada personalmente por Jenkins, lo que afirma su singularidad y estatus coleccionable. La composición presenta un puño levantado entrelazado con líneas fluidas en forma de cinta sobre un fondo de grises suaves, realzado por la pancarta del mismo nombre "Scribble Scrabble" en llamativo negro y rojo. La sensibilidad gráfica de Jenkins, perfeccionada a lo largo de años como creativo fundamental en la cultura del skate, está en plena exhibición, fusionando elementos del arte callejero con delicadas sensibilidades artísticas. Lanzado con la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" de 2004 a 2009, "Scribble Scrabble" representa la evolución creativa de la estética del skate en espacios de galería. Jenkins, un artista versátil conocido por su trabajo como dibujante de cómics, ilustrador y director creativo, cofundó la revista Dirt con Spike Jonze y Mark Lewman a principios de la década de 1990, consolidando aún más su influencia en la subcultura. "Scribble Scrabble" de Andy Jenkins es más que una impresión; refleja una fuerza creativa que da forma al lenguaje visual de la cultura del skate. Ocupa un lugar de honor dentro del Beautiful Losers Archive, y representa una época en la que las líneas entre la subcultura y la alta cultura eran borrosas y bellamente entrelazadas. Terry Richardson: Objeto de arte Smilen Broadway Eye Glasses 2004 Este intrigante objeto de arte de Terry Richardson, titulado "Smilen Broadway Eye Glasses", es un testimonio de la fusión del diseño funcional y la expresión artística. Presentados como objeto de arte de 2004, este par de anteojos negros representa el estilo visual distintivo de Richardson, conocido por su audacia y franqueza. Los vasos miden aproximadamente 3 x 8 x 3 pulgadas y encarnan un sentido de estilo dentro de su forma compacta. Los anteojos descansan sobre un fondo que dice "BROADWAY Collection SMILEN EYEWEAR", lo que sugiere un tema de comercialismo entrelazado con la identidad personal. Las lentes acrílicas transparentes están montadas en un marco negro clásico, una elección de color con un atractivo atemporal. Estas gafas no son sólo accesorios; son piezas llamativas que reflejan la personalidad del usuario y la perspectiva única del artista sobre los objetos cotidianos. Elaboradas con meticulosa atención al detalle, las gafas llevan las especificaciones "ESTILO STEVEN COLOR NEGRO TALLA 56-16 TEMPLE 145", que denota su naturaleza personalizada. El objeto de arte desdibuja la línea entre objetos prácticos y artículos de colección, desafiando los límites de lo que típicamente se percibe como arte. El trabajo de Richardson aquí invita a los espectadores a contemplar la intersección de la cultura visual, la moda y la expresión personal, lo que lo convierte en una adición convincente a cualquier colección que valore la integración innovadora del arte en la vida diaria. Ari Marcopoulos: Justin Serigrafía 2004 Firmada/Numerada Capturando un momento del retrato contemporáneo, "Justin" de Ari Marcopoulos es una creación serigrafiada de 2004 sobre papel de archivo sin ácido, que mide 20 x 16 pulgadas. Esta obra forma parte de una codiciada serie de edición limitada, con sólo 200 piezas, cada una meticulosamente firmada y numerada por Marcopoulos, lo que garantiza su exclusividad y estatus coleccionable. Con un atrevido fondo rosa, el retrato de 'Justin' es un estudio convincente del carácter y la forma. El marcado contraste entre el vívido fondo y el sujeto monocromático permite que la figura emerja con profundidad e introspección. La expresión neutra del sujeto se presenta con una estética minimalista, capturando una mirada serena pero penetrante que parece mirar más allá del papel. Esta pieza fue publicada con motivo de la exposición "Beautiful Losers", una celebración del arte que desdibuja las líneas entre la cultura callejera y el arte elevado. Refleja el espíritu del movimiento y encapsula una instantánea cruda y sin adulterar de la juventud y la subcultura. "Justin" no es sólo un retrato; es una declaración, una pieza que le habla al coleccionista con aprecio por la convergencia de la forma de arte con el espíritu de la época de su tiempo. Es una adición atemporal a cualquier colección, que ofrece belleza estética y significado cultural. Ari Marcopoulos: Libro de arte del artista "I Might Be Wrong" 2005 Esta imagen es una sorprendente pieza visual del libro de arte de Ari Marcopoulos, "I Might Be Wrong", lanzado como un fanzine limitado en 2005 con una edición limitada de 100 ejemplares. Este convincente trabajo muestra la habilidad de Marcopoulos para capturar la esencia cruda y auténtica de la cultura callejera. La fotografía, impresa en offset para lograr detalles precisos y nítidos, mide 20.32 x 12.7 cm, un tamaño que invita a una inspección minuciosa y a un compromiso personal con el espectador. En este retrato monocromático, una figura se encuentra frente a una pared de ladrillos desgastada, su identidad oculta detrás de lo que parece ser un boombox con ojos, evocando una sensación de anonimato urbano y subterfugio artístico. El boombox es un símbolo conmovedor de la música y las escenas callejeras de las últimas décadas, lo que sugiere una narrativa que entrelaza la expresión personal con artefactos culturales. El telón de fondo está cubierto de folletos, incluido uno que presenta de manera destacada un anuncio de la Alleged Gallery, proporcionando contexto y anclando la imagen en un entorno cultural específico. Esta edición, numerada y limitada a 100 ejemplares, es una pieza de colección que ofrece una visión íntima de la perspectiva del artista sobre la vida y el arte urbanos. Marcopoulos es conocido por su estilo documental que a menudo explora los márgenes de la cultura dominante, y esta imagen es un testimonio de su capacidad para encontrar belleza y significado en lo cotidiano. Los coleccionistas y admiradores de la fotografía contemporánea y el arte callejero reconocerán el valor de este libro de arte como piedra de toque para la narrativa dinámica y en constante evolución de la cultura callejera. Todd James: Vivo con placer Serigrafía 2005 Firmado/Numerado Presentamos "Alive With Pleasure" de Todd James, una notable creación serigrafiada sobre papel de 2005 que vibra con la energía icónica y el estilo estilístico del artista. Esta pieza, que mide 7 x 5 pulgadas, es parte de una edición numerada exclusiva de 100, lo que la convierte en un objeto de colección poco común para los entusiastas del arte contemporáneo. En este trabajo, James continúa explorando los temas de alegría y exuberancia que impregnan gran parte de su obra. La composición presenta dos figuras representadas en un tono rosa monocromático que es llamativo y divertido. El primer plano está dominado por un personaje que sostiene un cigarrillo en la mano, su expresión de pura felicidad, sus ojos cerrados y una amplia sonrisa con dientes que transmite una sensación de satisfacción y deleite. Detrás de ella, una segunda figura, parcialmente oscurecida, se hace eco de este sentimiento con una mano sobre la boca fumando, sugiriendo risa o un secreto compartido. La línea de trabajo de James en "Alive With Pleasure" es fluida y segura, con una exageración caricaturesca inmediatamente reconocible como su estilo característico. Los personajes están adornados con detalles como el motivo del arco iris en la camisa de la figura central, lo que añade una capa de interés visual y podría interpretarse como un guiño a temas de diversidad e inclusión. Esta serigrafía no es sólo una obra de arte; es una instantánea de felicidad, una representación de los placeres simples de la vida y una celebración de los momentos que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Es un testimonio de la capacidad de Todd James para capturar el espíritu del arte pop callejero y presentarlo en un formato que resuene en el espectador a un nivel visceral. Para los coleccionistas y admiradores de la obra de Todd James, "Alive With Pleasure" es más que una obra de arte: es una infusión de alegría y una representación precisa del atractivo perdurable del artista. Todd James: Serigrafía de BullieJames 2005 Firmada/Numerada Presentando "Bullies" del aclamado artista Todd James, también conocido en los círculos artísticos como REAS, esta serigrafía sobre papel de 2005 es un testimonio vibrante de su renombrado estilo profundamente arraigado en la cultura callejera y la estética animada. Esta pieza, que mide 20 x 16 pulgadas, forma parte de una edición limitada de 200, cada una firmada y numerada individualmente por el artista, lo que garantiza su singularidad y coleccionabilidad. La obra de arte muestra cuatro personajes parecidos a dibujos animados, cada uno representado con expresiones y gestos exagerados que transmiten una sensación de movimiento e interacción. Con su tez verde y su puño en alto, la figura dominante simboliza el arquetipo del 'matón', un tema recurrente en el trabajo de REAS, que a menudo explora las dinámicas de poder y los roles sociales a través de una lente lúdica pero crítica. Lanzado junto con la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", "Bullies" resume la energía y el espíritu del movimiento de la cultura callejera. El uso de colores primarios atrevidos y líneas fluidas es característico del enfoque de Todd James, donde combina elementos del arte del graffiti con una sensibilidad artística refinada. Esta pieza es un deleite visual y una parte importante del diálogo entre el arte callejero y el arte contemporáneo dominante. Resuena con el espíritu rebelde de las escenas clandestinas de las que surgió Todd James y, al mismo tiempo, es un espejo de las narrativas más amplias de confrontación y resiliencia de la sociedad. "Bullies" es un ejemplo convincente del impacto de Todd James en la evolución del graffiti y el arte pop callejero, lo que la convierte en una pieza codiciada para coleccionistas y entusiastas. Encarna la fusión de conocimiento callejero y delicadeza estética, un sello distintivo del viaje artístico de James y una adición colorida a cualquier colección. Wes Humpston: Bulldog Skates Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Con una sorprendente combinación de imágenes atrevidas y colores vibrantes, la obra de arte 'Bulldog Skates' de Wes Humpston es una pieza profunda que captura la esencia de la cultura del skate. Creada en 2004, esta obra está elaborada con serigrafía y grafito sobre papel y mide 20 x 16 pulgadas. Pertenece a una edición especial limitada a 200 piezas, cada una minuciosamente numerada y firmada personalmente por el artista, estableciendo una conexión directa entre Humpston y el coleccionista. Esta obra de arte se dio a conocer durante la exposición aclamada por la crítica "Hermosos perdedores: arte contemporáneo y cultura callejera", que celebró el rico lenguaje visual de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. 'Bulldog Skates' es emblemático del estilo distintivo de Humpston, incorporando elementos del arte pop callejero y obras de arte graffiti. La imagen central, un bulldog de ojos ardientes encapsulado entre llamas verdes vibrantes, no es solo un logotipo sino un ícono que representa el espíritu rebelde y la pasión ardiente de los patinadores. El texto vertical que bordea la figura central, que recuerda a etiquetas de graffiti, lleva el nombre 'Bulldog Skates', lo que refuerza la identidad de la marca y sus raíces en la energía cruda y cruda del arte callejero. La obra de arte de Humpston es un testimonio de la autenticidad y la libertad creativa que define la escena del patinaje callejero y resuena tanto entre los entusiastas como entre los coleccionistas de arte. 'Bulldog Skates' es más que una obra de arte; es un artefacto cultural que encarna el espíritu de una época y una comunidad que prospera al margen de las normas sociales. Glen E Friedman: Mis reglas Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Esta dinámica creación serigrafiada, 'My Rules', del aclamado artista Glen E. Friedman, fue producida en 2004. Esta pieza, una audaz representación del impacto de la cultura callejera en las artes visuales, mide 20 x 16 pulgadas y es parte de una serie de edición limitada, con solo 200 copias disponibles en todo el mundo. Cada pieza está firmada y numerada individualmente por Friedman, añadiendo una autenticación personal a la pieza de colección. Elaborado con la precisión y vitalidad características de la serigrafía, 'My Rules' sirve como un manifiesto visual del espíritu punk y del skate. La obra de arte se dio a conocer como parte de la icónica exposición 'Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture', que celebró la transición del arte callejero al espacio de la galería. 'My Rules' es un emblema de la histórica carrera del artista al documentar el espíritu rebelde de las subculturas juveniles. La impresión es un montaje de retratos enérgicos y tomas de acción real, centrados en una figura imponente que vocaliza el sentimiento del título. La tipografía eléctrica de color verde lima atraviesa el fondo monocromático, afirmando el tono desafiante de la obra. Esta pieza no es sólo una obra de arte; es un archivo histórico que capta el pulso de un movimiento. Encarna la voz de una generación que desafió las normas y vivió según sus propias reglas. Poseer una pieza de esta edición no es sólo una inversión en arte; es un reconocimiento de un período transformador en el arte contemporáneo, donde las calles conversaron con el estudio y Glen E. Friedman estaba allí para capturarlo todo. Chris Johanson: Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? Serigrafía 2004 Firmado/Numerado Sin título ¿Por qué son tan frenéticos? de Chris Johanson es una serigrafía convincente que dice mucho a través de su combinación de texto e imágenes. Creada en 2004, esta pieza está meticulosamente impresa en papel de archivo sin ácido y mide 20 x 16 pulgadas. Forma parte de una serie de edición limitada, de sólo 200 ejemplares, cada uno de ellos firmado a mano y numerado por el propio Johanson. Esta obra de arte fue concebida para la innovadora exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture" que celebró los influyentes movimientos del skate, el graffiti y el arte callejero de 2004 a 2009. La pieza presenta una figura extraterrestre representada con un contorno minimalista, que sirve como conducto para un mensaje que desafía al espectador a reflexionar sobre cuestiones de histeria y vulnerabilidad dentro de la sociedad. El fondo verde brillante y audaz acentúa la urgencia y la naturaleza reflexiva del texto. El trabajo de Johanson viajó por varios lugares como parte de la exposición "Beautiful Losers". Posteriormente apareció en los espectáculos "Transfer" en Brasil, en el Santander Cultural de Porto Alegre y en el Pabellón Cultural de Brasil en el Parque de Ibirapuera, Sao Paulo. La influencia y el alcance de la pieza están documentados con más detalle en las bibliografías "Beautiful Losers" y "Transfer". Originaria del Beautiful Losers Archive, esta obra de arte es una pieza de cultura visual y una instantánea histórica, que encapsula el espíritu de un movimiento que desdibuja las líneas entre la galería y la calle. Ofrece una oportunidad única para que coleccionistas y entusiastas interactúen con un momento crucial del arte contemporáneo a través de la lente introspectiva de Johanson. Chris Johanson: Juego de insignias de botones Love Not War 2004 numerados "Love Not War" de Chris Johanson es una colección de insignias para botones que invita a la reflexión y que mide diez por 17.78 centímetros. Este conjunto, presentado en una edición limitada de 100 copias, refleja el compromiso de Johanson con temas sociopolíticos contemporáneos resumidos en los breves y poderosos mensajes de cada insignia. Las insignias, colocadas sobre un vibrante fondo amarillo con una destacada en verde, sirven como arte portátil que invita a la reflexión y al discurso. Se hacen eco del compromiso del artista con la paz, el apoyo al espíritu empresarial de base y la crítica de la cultura de consumo y la guerra. Cada insignia es un iniciador de conversación, desde defender la vigilancia de los derechos humanos en el comercio global hasta promover la tranquilidad interior y el amor. Esta colección numerada es una obra de arte y un comentario histórico que captura la esencia de la defensa y la expresión personal en manifiestos en miniatura. El arte de Johanson convierte el uso de una insignia en una declaración de valores únicos y un llamado a la conciencia social. Mark Gonzales y Harmony Korine: "Adulthood" Artist Art Zine 1995 "Adulthood" es un conmovedor zine de arte colaborativo de 1995 de Mark Gonzales y Harmony Korine, artistas conocidos por su trabajo influyente dentro de las comunidades del skate y el cine, respectivamente. Este fanzine es un manifiesto físico de la subcultura de la época, presentado a través del medio fotocopiado que le da una estética cruda y auténtica. Con unas medidas aproximadas de 20.32 x 12.7 cm, el zine es un testimonio portátil del espíritu del bricolaje que impregnó las escenas artísticas underground de la época. La portada presenta una imagen granulada y de alto contraste de cuatro jóvenes, que evoca el estilo del retrato de principios del siglo XX pero rebosante de la actitud desafiante de los años 20. Debajo de la imagen, los nombres "Mark Gonzales" y "Harmony Korine" declaran audazmente este esfuerzo de colaboración, uniendo dos fuerzas creativas distintas en una visión compartida. El título "ADULTURA" aparece arriba en letras mecanografiadas, yuxtapuestas con la fecha "Primera ish". Marzo de 1995", anclando la pieza en un momento específico de la producción cultural. Limitada a 100 copias, esta edición es tanto un objeto coleccionable como un fragmento de la historia cultural, que captura el espíritu de una generación situada en la cúspide de la edad adulta pero profundamente arraigada en la cultura juvenil subversiva de la época. Cada fanzine sirve como una instantánea del período, un artefacto tangible que encarna el espíritu de colaboración y creatividad por el que Gonzales y Korine son famosos. Esta obra es imprescindible para coleccionistas y entusiastas de la cultura del skate de los 90, el cine independiente y la energía pura del arte callejero. Mark Gonzales: Objeto de arte del ambientador Krooked de edición limitada 2004 Encarnando la estética de la cultura del skate, Mark Gonzales presenta el ambientador Krooked de edición limitada, un objeto de arte vibrante que estropea la funcionalidad con un estilo de arte callejero. Lanzados en 2004 como parte del portafolio Beautiful Losers, estos ambientadores trascienden su uso práctico y se presentan como piezas coleccionables que reflejan la visión artística de Gonzales. Cada ambientador presenta el carácter lúdico e irreverente distintivo de la marca de skate Krooked, representado en contornos gráficos audaces. Disponible en dos diseños, el primero hace alarde de un rico tono púrpura, que encarna el motivo de los ojos torcidos. Por el contrario, el segundo diseño muestra el carácter característico de la marca en un blanco intenso sobre un llamativo fondo azul. Estos objetos de arte fueron seleccionados para la exposición fundamental "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", que celebró el influyente espíritu del bricolaje en el arte de 2004 a 2009. La colección aprovecha el latido del corazón de la cultura callejera, infundiendo a los artículos cotidianos un sentido de arte y rebelión contra la corriente principal. Originarios de Iconoclast Editions y del estimado Beautiful Losers Archive, los ambientadores Krooked ocupan un lugar especial en las crónicas del arte contemporáneo. Sirven como testimonio del impacto de GGonzales en las comunidades artísticas y del skate y un símbolo de la difusión del arte underground de la época en la vida cotidiana. Estas piezas de edición limitada son codiciadas por coleccionistas y entusiastas y representan un momento en el que la cultura callejera reclamó audazmente su espacio en el mundo del arte elevado. Phil Frost: Marcador recargable para póster súper ancho personalizado 2004 Phil Frost presenta una fusión única de utilidad y arte con su marcador súper ancho y marcador para póster, elaborados en 2004. Estos marcadores recargables de plástico personalizados son más que meras herramientas; son piezas de arte individuales, de aproximadamente 2 x 5 pulgadas, y son parte de un limiwoman'stwomen'siwomen's00 cada una. Los marcadores están adornados con los distintivos motivos tribales de FFrost en negro sobre un fondo naranja intenso. Este diseño es reconocible instantáneamente para quienes están familiarizados con el trabajo de FFrost, conocido por sus patrones intrincados y un agudo sentido del lenguaje visual aún contemporáneo de priMill. Procedentes de Iconoclast Editions y parte de Beautiful Losers Archiv", estos marcadores encarnan el espíritu" de la exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture". Este proyecto celebró la cultura del bricolaje y el arte callejero que influyeron en una generación de artistas. Para los miembros de MMills, estos marcadores son una parte tangible de la exposición, que resume la esencia del impacto de la cultura callejera en el arte contemporáneo. Son un testimonio de la visión en la que el objeto cotidiano se convierte en un lienzo, combinando forma y función con la fluidez del arte callejero. Estos marcadores son artículos funcionales y obras coleccionables que llevan el estilo característico del artista a manos de creativos y entusiastas del arte por igual. Mike Mills: The Architecture of Reassurance 1999 Mini libro "The Architecture of Reassurance" de Mike MMills es un cautivador libro de artista de tapa blanda que sirve como extensión visual de su cortometraje. Publicado en 1999, este libro de primera edición mide 7 x 4.25 pulgadas y es un raro objeto de colección procedente directamente del Beautiful Losers Archive. Dentro de sus páginas, el libro ofrece una rica colección de fotografías y fotogramas de películas que capturan la esencia del viaje de una mujer joven a través de los paisajes suburbanos alrededor de Los Ángeles. Estas imágenes se entrelazan para crear una narrativa que explora temas de aislamiento urbano, la búsqueda de identidad y la reconfortante aunque a veces estéril uniformidad del diseño residencial. El trabajo de Mill es conocido por su capacidad de destilar profundas observaciones socioculturales en imágenes minimalistas. "La Arquitectura de la Tranquilidad" no es una excepción, ya que reflexiona cuidadosamente sobre nuestros entornos y cómo estos dan forma a nuestras experiencias y percepciones. Esta publicación íntima es un libro y una galería portátil del talento cinematográfico y fotográfico de MMills. Para los admiradores del trabajo de MMills y aquellos interesados ​​en la interacción entre el cine, la fotografía y la teoría urbana, este artista es una valiosa adición a su colección, ya que ofrece una pieza táctil del espíritu de la época de finales del siglo XX. Clare Rojas: CD de edición limitada de Peggy Honeywell Faint Humms 2004 Este objeto de arte es un CD de edición limitada titulado Peggy Honeywell "Faint Humms" de Clare E. Rojas, un artista cuyo trabajo abarca una variedad de medios, y a menudo explora temas de identidad y folclore. Publicado junto con la influyente exposición "Beautiful Losers: Contemporary Art and Street Culture", este CD no es sólo un recipiente del arte auditivo de Rojas, sino también un artículo coleccionable que representa la intersección de la música y el arte visual dentro del entorno de la cultura callejera. El CD se presenta en un llamativo estuche naranja, que subraya el audaz uso del color por parte de Rojas en sus obras de arte visuales. El estuche está envuelto en un forro de espuma, lo que garantiza la protección del disco y refleja el cuidado que se suele dar a la preservación de los objetos de arte. El disco, con su superficie reflectante que crea un espectro de colores, recuerda el estilo característico de Rojas, que a menudo emplea tonos vibrantes y contrastantes. Esta pieza es una conexión tangible con el espíritu de la exposición "Beautiful Losers", que celebró las diversas formas de arte que surgen de la cultura callejera y su influencia en el arte contemporáneo. Como lanzamiento de edición limitada, este CD es una instantánea de un momento particular de la historia del arte, que encarna el espíritu creativo de una era en la que las líneas entre diferentes disciplinas artísticas se difuminaron para crear nuevas formas de expresión. Coleccionistas y entusiastas de Clare E. El trabajo de Rojas y aquellos que aprecian el legado de la cultura callejera en el arte encontrarán en este CD una adición significativa a su colección. Ryan McGinness: Paquete de pegatinas personalizadas 2005 Firmado/Numerado Esta obra de arte es un paquete de pegatinas multiverso personalizado de Ryan McGinness, un artista reconocido por sus representaciones gráficas y formas orgánicas. El paquete, lanzado en 2005, es parte de una edición especial, limitada a 100 copias, cada una meticulosamente firmada y numerada por McGinness, lo que indica su posición como #de 100. Las dimensiones del estuche son 12.7 x 12.7 cm, un tamaño compacto que resume la esencia de la filosofía de diseño de McGinness. Presentado en una elegante caja plateada que brilla con un brillo metálico, el paquete encarna una sensación de exclusividad y modernidad. La firma del artista en el lado izquierdo del sobre certifica la originalidad de la obra. Al mismo tiempo, el icónico emblema de la corona del logo de Ryan McGinness Studios a la derecha es un sello de calidad y autenticidad. En el interior, el estuche contiene una serie de pegatinas, cada una de las cuales es un fragmento del vibrante multiverso de McGinness. Estos no son meros adornos; son obras de arte adhesivas que permiten al portador llevar una pieza de la estética de McGinness al mundo. Las pegatinas sirven como una galería portátil, una democratización del arte en el corazón del espíritu de McGinness. Este paquete de pegatinas Multiverse es un objeto coleccionable que difumina los límites entre el arte elevado y la forma artística accesible de las pegatinas.

    €22.978,95

  • East 153rd St Deck Pintura en aerosol original Arte de la cubierta de skate por Cope2- Fernando Carlo

    Cope2-Fernando Carlo East 153rd St Deck Pintura en aerosol original Arte de la cubierta de skate por Cope2- Fernando Carlo

    East 153rd St Deck Fine Art Pintura original única en su tipo sobre una plataforma de skate natural realizada por el artista de graffiti Street Artwork Cope2. Pintura sobre tabla de skate natural Tamaño: 5.875 x 23 pulgadas Lanzamiento: 05 de octubre de 2021 Ejecución de: 1 A mediados de la década de 1990, Cope2 comenzó una lenta transición de las calles a la escena artística de las galerías. En aquella época, el arte callejero no era tan popular como lo es hoy y la idea que el gran público tenía de él todavía estaba indisolublemente ligada a los guetos, el tráfico de drogas, etc. El artista nunca ha ocultado su inquietante pasado y evita idealizarlo, como manera de mejorar su carrera y su personalidad artística. Por el contrario, menciona lo siguiente: “Ay hombre, no hay nada de qué enorgullecerse en el bullicio, pero tuve mi primer hijo a los 16 años, mi hijo. Entonces tuve que ganar dinero para mantenerlo a él y a su madre.

    €646,95

  • Diamond FAILEdoodle - Serigrafía roja/negra de Faile

    Fallar Diamond FAILEdoodle - Serigrafía roja/negra de Faile

    Diamond FAILEdoodle: serigrafía de edición limitada de 2 colores rojo/negro, acrílico, pintura en aerosol, tinta de serigrafía e impresión con purpurina en papel Lenox de archivo de Faile Rare Street Art, famoso artista de arte pop. 2022 Diamond FAILEdoodle: Rojo/Negro 19 x 25 pulgadas Cada variante, una edición de 25 acrílicos, pintura en aerosol, tinta de serigrafía y purpurina en Archival Lenox 100 firmados, estampados y en relieve. El año pasado nació una nueva raza de Faile Dog. Encontrado por primera vez en las calles de Nueva York, este cachorro llegó al estudio y realmente cobró vida. Últimamente hemos estado impulsando nuestro proceso de impresión brillante y esta nos pareció la impresión perfecta para introducirlo en nuestra práctica. Cuatro ediciones diferentes, dos en purpurina roja y dos en purpurina negra. Todo teñido, rociado, pintado e impreso; son todas las características de una impresión de estudio ahora con mucho más brillo. Usando palabras de los propios artistas, la obra de arte “le da a la persona la sensación de que está ahí solo para ella. Que hayan tropezado con esta pequeña gran joya en medio del caos de la vida diaria que realmente puede hablarles. Intentamos crear una cierta ambigüedad que deje la puerta abierta para que el espectador se encuentre dentro de la historia”. Este carácter relacional del arte de FAILE se corresponde y se amplifica con sus constantes viajes y la falta de un estudio permanente hasta mediados de la década de 2000. Esto resultó en la adopción y utilización de las calles urbanas por parte del dúo y, naturalmente, le dio a la obra producida un carácter "específico del sitio", ya que el arte público inevitablemente se ajusta a la ubicación de la exhibición.

    €3.678,95

  • Juguete de arte SuperKranky SuperPlastic azul oscuro que brilla en la oscuridad de Sket-One

    Esbozo uno Juguete de arte SuperKranky SuperPlastic azul oscuro que brilla en la oscuridad de Sket-One

    Juguete artístico de vinilo Janky superplástico de edición limitada SuperKranky azul que brilla en la oscuridad, obra de arte coleccionable del artista de diseño moderno Sket-One. Juguete artístico de vinilo superplástico SuperKranky Janky de ejecución limitada que brilla en la oscuridad de GID. 2021 Esta asociación EXCLUSIVA de Wynwood Walls “GLOW IN THE DARK BLUE” brilla en la oscuridad y brilla más que los botines aceitados de Miami. Esta obra maestra de vinilo de 8” tiene una tapa removible, un verdadero sonajero y se comporta como una PLAYA absoluta.

    €260,95

  • Misfits Unique on Paper 5 HPM Silkscreen de Hijack

    Secuestrar Misfits Unique on Paper 5 HPM Silkscreen de Hijack

    Misfits Unique on Paper Serigrafía de 5 HPM de Hijack Serigrafía tirada a mano en papel de bellas artes Obra de arte pop callejero de edición limitada. 2022 Firmado y HPM Original pintado a mano con aerosol Edición limitada de 5 cada obra de arte única Tamaño 50x38

    €4.786,95

  • Brooklyn Water Towers HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Bobby Hill Brooklyn Water Towers HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Brooklyn Water Towers Edición limitada Serigrafía de técnica mixta adornada a mano en papel pesado de 200 libras por Bobby Hill Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Cada pieza es única y los colores, pinturas y pinturas en aerosol hechos a mano por el artista son aleatorios, varían y es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen. "Utilizo imágenes fotográficas como base para el arte, pero a veces dibujaba directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que consideraba importantes. Cada pieza de esta serie se serigrafió individualmente y se serigrafió a mano. "Pintado usando una variedad de acrílicos y otros medios. Fíjate en los colores más que en la imagen, aunque a veces eso puede ser difícil de hacer. Los colores representan lo que está sucediendo en mi vida en un momento dado". -Bobby Hill

    €139,95

  • Estevan Oriol LA Fingers Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Esteban Oriol Estevan Oriol LA Fingers Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Estevan Oriol- LA Fingers Black Edición limitada Rara obra de arte en lata de pintura en aerosol Crossover del famoso fabricante de pintura de graffiti Montana MTN. Estevan Oriol LA FINGERS, Edición limitada 2021 de 500 latas de pintura en aerosol Montana Color: Negro Estevan Oriol es un fotógrafo, director y emprendedor profesional de renombre internacional. Comenzó su carrera como portero de un club y luego gerente de gira para los populares grupos de rap Cypress Hill y House of Pain con sede en Los Ángeles, Oriol desarrolló su pasión por la fotografía mientras viajaba por el mundo. Comenzó a documentar la vida en la carretera y se hizo un nombre en medio de la escena emergente del hip-hop. En 1995, el fotógrafo callejero chicano Estevan Oriol realizó una ahora famosa sesión de fotos en la que le pidió a una modelo latina con un par de garras feroces que arreglara sus dedos dorados en forma de dos letras: L y A. Sus dedos negros y acolchados Con los labios haciendo pucheros en el fondo, la imagen presentaba un símbolo fascinante y desafiante del orgullo de la Costa Oeste. Recuperó la tipografía del letrero de Hollywood y reinventó el símbolo entrelazado de Los Ángeles de los Dodgers. Desde la palmera, la autopista contaminada o la solitaria piscina de Hockney, no había una imagen que capturara tan sucintamente la esencia de Los Ángeles: inaccesible y prohibida hasta que Oriol (con toda su bendición) nos la entregó.

    €190,95

  • Burbujas PNB RAW 8673 Pintura de graffiti original de Seen UA

    Visto UA Burbujas PNB RAW 8673 Pintura de graffiti original de Seen UA

    Bubbles PNB RAW 8673 Pintura de graffiti original verde de Seen UA, pintura en aerosol y pintura acrílica única en su tipo sobre lienzo sin estirar. 2023 Firmado Original Green Bubbles PNB RAW Post No Bills Serie Pintura acrílica y en aerosol Tamaño 26x30 Lienzo original de SEEN, Bubbles PNB RAW Series, 2023. El tamaño real de la pintura es 30" x 34" (76,2 x 86,3 cm) con un borde adicional de 2" (5 cm) alrededor de los cuatro lados para estirar sobre madera. El tamaño estirado es 26" x 30" (66 x 76,2 cm) // El tamaño SIN estirar es 30" x 34" (76,2 x 86,3 cm). FIRMADO EN LA PARTE POSTERIOR. Bubbles PNB RAW 8673 es una pintura de graffiti original del reconocido artista de graffiti Seen UA, cuyo nombre real es Richard Mirando. La UA es considerada una de las pioneras del arte del graffiti moderno, con una carrera que abarca más de cuatro décadas. Nacido en el Bronx, Nueva York, en 1961, Seen UA comenzó como artista de graffiti en el metro en la década de 1970 y pronto ganó reconocimiento por su estilo distintivo y sus diseños atrevidos y coloridos. "Bubbles PNB RAW" es una colección de obras que muestran las letras y la plantilla de billetes característicos del artista, combinando el arte callejero con las bellas artes tradicionales. En Bubbles PNB RAW 8673, Seen UA incorpora magistralmente colores brillantes, patrones intrincados y tipografía diversa para crear una experiencia visual sorprendente y vibrante. Al igual que con otras piezas de la serie, Multi Tags Series 8579 enfatiza el poder de la expresión artística y su impacto en los paisajes urbanos y, al mismo tiempo, sirve como testimonio de la habilidad y creatividad de Seen UA. La pintura sería una incorporación importante a cualquier colección de arte contemporáneo, especialmente para los fanáticos del arte callejero y el graffiti.

    €1.231,95

  • Figura de juguete VSOG Silver Canbot Canz Art de Quiccs x Czee13

    rápidos Figura de juguete VSOG Silver Canbot Canz Art de Quiccs x Czee13

    VSOG Silver Canbot Canz Edición limitada Vinilo Art Toy Obra coleccionable de street graffiti Quiccs x Czee13. 2021 Limitado a 300, el VSOG Silver Canbot Canz es la segunda y última combinación de colores del VSOG Canbot Canz. Mostrado en caja

    €156,95

  • Remio Study 04 Pintura acrílica en aerosol original de Remio

    remio Remio Study 04 Pintura acrílica en aerosol original de Remio

    Estudio Remio- 04 Pintura en aerosol de técnica mixta original única en su tipo, obra de arte de pintura acrílica sobre papel de bellas artes del popular artista de graffiti callejero Remio. Técnica mixta sobre papel de bellas artes Tamaño: 54 x 50 pulgadas Lanzamiento: 31 de enero de 2020 Tirada de: 1 edición masiva

    €2.567,95

  • Figura de juguete Sketchup Canbot Canz Art de Sket-One x Czee13

    Esbozo uno Figura de juguete Sketchup Canbot Canz Art de Sket-One x Czee13

    Sketchup Canbot Canz Edición limitada Vinilo Art Toy Obra coleccionable de street graffiti Sket-One. Sketchup Canbot Canz de Sket-One x Clutter Magazine El legendario artista callejero Sket One, nos presenta al miembro más nuevo de la familia Canz... ¡SKETCHUP! Tomando uno de sus diseños más queridos y envolviéndolo en la plataforma Canbot Canz del artista británico Czee13, los coleccionistas estarán emocionados de ver este diseño en un juguete de vinilo por primera vez en más de 10 años. Al reunir arte, juguetes, comida y todo lo que nos da alegría en la vida, el diseño de Sketchup de Sket One es deliciosamente hermoso y el complemento perfecto para cualquier hamburguesa o colección de Canbot Canz. Mide 5.5” con su característico sonajero.

    €178,95

  • Impresión giclée HPM adornada a mano Where The Hose M30 de OG Slick

    OG pulido Impresión giclée HPM adornada a mano Where The Hose M30 de OG Slick

    Impresión Giclée HPM adornada a mano Where The Hose M30 de OG Slick Artwork. Impresión de edición limitada en papel de bellas artes de 310 g/m² con descarnado. Impresión adornada a mano de artista callejero pop de grafiti. Impresión giclée HPM firmada y numerada de 2025, embellecida a mano con OG Slick Giclee y pintura en aerosol. Edición limitada de 25 obras de arte, tamaño 30 x 30. El patrón de salpicaduras, los trazos y el color de la pintura para embellecer a mano varían. CADA HPM ES ÚNICO. PUEDE QUE NO RECIBAS EL DE LA FOTO, ELEGIDO AL AZAR. Where The Hose M30 de OG Slick: comentario urbano y ingenio de grafiti en el arte pop callejero y las obras de arte de grafiti Where The Hose M30 es una impresión giclée adornada a mano de 2025 de OG Slick, presentada en una edición limitada de 25. Cada impresión de 30 x 30 pulgadas se produce en papel de bellas artes de 310 g/m², firmado y numerado por el artista y acabado a mano de forma única con pintura en aerosol y varias técnicas de graffiti. El tema central es una boca de incendios, pintada, con pegatinas y transformada, sobre un fondo austero y con la pregunta garabateada a mano ¿Dónde está la manguera? flotando arriba en una divertida escritura roja. La imagen fusiona un juego de palabras atrevido con realismo callejero, combinando una ejecución visual elegante y una cruda irreverencia cultural. Cada versión de HPM es diferente, cada una presenta su propia variación de salpicaduras de pintura, aplicación de aerosol y marcas de adornos, lo que refuerza la individualidad y la espontaneidad rebelde incorporadas en el arte pop callejero y el graffiti. Simbolismo, humor y crítica callejera La boca de incendios en Where The Hose M30 está representada con una estética atrevida, adornada con capas de grafitis, etiquetas y pegatinas que incluyen el texto japonés característico de OG Slick, guantes de dibujos animados y referencias pop. Estas calcomanías le dan a la boca de riego el aspecto de un objeto público reivindicado desde hace tiempo por los artistas urbanos. El título lúdico garabateado arriba evoca significados tanto literales como de jerga, invitando a múltiples interpretaciones: parte broma callejera, parte comentario cultural. Ya sea que se lea como un guiño a los conflictos por grafitis, las marcas territoriales o la bravuconería masculina, la pregunta en sí es tanto una provocación como un chiste. Algunas variantes de la edición presentan chorros de agua en ráfagas, otras están superpuestas con intensos gestos en magenta o blanco pulido, cada uno de los cuales refleja la naturaleza transitoria y siempre cambiante de las superficies de la ciudad y la cultura del grafiti. Dentro de las obras de Street Pop Art y Graffiti, OG Slick utiliza esta boca de incendios no solo como tema, sino como símbolo de presión, liberación e infraestructura pública secuestrada por la voz personal. La práctica artística y el lenguaje visual de OG Slick OG Slick, una figura destacada de la cultura del graffiti de Los Ángeles desde los años 1980, es famoso por mezclar la iconografía comercial y municipal a través de un filtro de estética callejera e ingenio satírico. Su obra combina la familiaridad visual de las caricaturas con la influencia del grafiti codificado, a menudo incorporando comentarios sobre la fama, la propiedad y la identidad. En Where The Hose M30, recontextualiza lo mundano, convirtiendo una boca de incendios utilitaria en un personaje escultórico que transmite actitud, historia y significado callejero. Al superponer sus motivos personales sobre un objeto público, Slick continúa su tradición de toda su carrera de convertir lo pasado por alto en una narrativa visual audaz. Su atención al detalle, tanto en la forma como en el juego de palabras, hace de esta pieza una extensión del muro de graffiti, una superficie plana llena de actitud, taquigrafía cultural y contradicciones en capas. Variación de edición y valor de los artefactos urbanos Como ocurre con todos los lanzamientos de HPM de OG Slick, cada copia de Where The Hose M30 es única. Si bien la base giclée garantiza la fidelidad al diseño digital original, los adornos alteran esa uniformidad, introduciendo caos, imperfección y energía ejecutada a mano. Algunas impresiones están saturadas de rosa o pulidas con spray blanco, mientras que otras se activan con marcas direccionales y manchas de tinta negra. Estas elecciones brindan a cada coleccionista una relación única con la pieza, similar a cómo las diferentes etiquetas de graffiti evolucionan a lo largo de la ciudad dependiendo de quién las ve, las altera o las cubre. OG Slick captura esa energía en un formato fijo que todavía parece estar en constante cambio. El papel barbado añade un marco táctil a la obra, reforzando su condición de gran arte y subversión cultural.

    €2.188,95

  • Pasadena Pink SuperKranky SuperPlastic Art Toy de Sket-One

    Esbozo uno Pasadena Pink SuperKranky SuperPlastic Art Toy de Sket-One

    Pasadena Pink SuperKranky Janky SuperPlastic x Sket One Obra de arte en vinilo de edición limitada Figura coleccionable de juguete Street Art Sket One ha entregado su tercer Kali Kolor, boquilla, tapa extraíble y ese OG RATTLE, todo cubierto por un rosa eléctrico.

    €254,95

  • Train 21 HO Graffiti Train Art Juguete Escultura de LushSux

    LushSux Train 21 HO Graffiti Train Art Juguete Escultura de LushSux

    Tren 21 Acrílico original en escala HO Modelo Tren Box-Car Escultura Obra del artista callejero graffiti artista pop moderno Lush. 2014 Etiqueta de graffiti original firmada/pintura de lanzamiento en la obra de arte del vagón de tren modelo HO Tamaño 14x3. Lush es un modelo masculino y, a veces, un imbécil del graffiti internacional. Explorando "Train 21" de Lush: una convergencia entre el hobby de los modelos y el arte graffiti La obra de arte "Train 21" del artista callejero Lush representa una intersección única entre el hobby de los modelos de trenes y el arte callejero, infundiendo el meticuloso mundo de los trenes a escala HO con graffitis vibrantes y vibrantes. energía espontánea. Creada en 2014, esta pieza se destaca como una obra original en acrílico sobre un modelo de vagón de tren, que representa una forma de arte pop callejero rara vez vista dentro de los límites del entorno urbano habitual de un artista de graffiti. Lush, un artista cuya sincera autodescripción como un "imbécil del graffiti internacional" deja entrever su enfoque irreverente tanto de su oficio como de la percepción pública, trae su talento para lo poco convencional al dominio bastante conservador de los modelos de ferrocarriles con "Train 21". El arte del graffiti de Lush a escala miniatura La obra de arte "Train 21" es un testimonio de la capacidad de Lush para adaptar la escala y la delicadeza de su arte callejero a las pequeñas proporciones de un modelo de vagón de tren. Esta obra, que mide solo 14 x 3 pulgadas, resume la esencia del arte del graffiti, tradicionalmente asociado con espacios grandes y expansivos, en la forma compacta y controlada de un modelo de tren, una famosa pieza de colección. Esta fusión de una forma de arte tradicionalmente urbana con un pasatiempo suburbano desafía las nociones preconcebidas sobre los medios que puede ocupar el arte callejero. El estilo característico de Lush, caracterizado por etiquetas atrevidas y pinturas vívidas, encuentra un nuevo lienzo en los costados del modelo de vagón de tren, trayendo el espíritu rebelde del arte callejero al preciso y a menudo prístino mundo de los entusiastas de los modelos de trenes. Coleccionabilidad y significado cultural de "Train 21" Como obra original firmada por Lush, "Train 21" ocupa un lugar de importancia dentro de la comunidad del arte callejero y entre los coleccionistas de obras de arte únicas. La etiqueta de graffiti pintada en el vagón de tren modelo HO transforma la pieza de un mero objeto de colección a una declaración, una narrativa sobre la fusión de mundos dispares. A través de tales obras, Lush se ha labrado una reputación, no solo como artista callejero sino como artista pop moderno que se atreve a redefinir los límites de su género. Firmar la pieza solidifica su estatus como obra de arte, otorgándole una sensación de autenticidad y valor a los ojos de los coleccionistas y entusiastas del arte. "Tren 21" es más que un modelo; es un microcosmos del viaje artístico de Lush, que resume su audaz enfoque del arte pop callejero y el graffiti dentro de los límites en miniatura de un vagón de tren en miniatura.

    €927,95

  • Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Capitán América HPM Spray Paint Serigrafía por Mr. Brainwash- Thierry Guetta Serigrafía de técnica mixta en Deckled Fine Art Paper Edición limitada de arte pop callejero. 2018 Pintura en aerosol enmarcada personalizada firmada, pintura acrílica, técnica mixta, obra de arte adornada con HPM, tamaño 36.5 x 48.5. Estilística portada de cómic del superhéroe Capitán América de Marvel Comics con toneladas de colorida pintura en aerosol y pintura adornada a mano. Marco de color bronce estilo martillado envejecido adornado personalizado Tamaño 46.5x58.5 La interpretación artística de Thierry Guetta del Capitán América En Street Pop Art y Graffiti Artwork, 2018 fue testigo de una extraordinaria fusión de heroísmo del cómic y lenguaje visual urbano con Thierry Guetta, conocido en el mundo del arte como Mr. Brainwash, presentando su creación única, "Capitán América". Esta pieza ejemplifica la atrevida combinación de imágenes clásicas de superhéroes con el poder crudo y expresivo de las técnicas del arte callejero. El trabajo de Thierry Guetta frecuentemente trastoca los límites convencionales entre el arte elevado y la cultura popular, recurriendo a símbolos familiares de nuestra conciencia colectiva y reimaginándolos a través de una lente de realismo descarnado y abstracción vibrante. En "Capitán América", Guetta muestra su estilo distintivo de arte enérgico y de medios mixtos, que se ha convertido en un sello distintivo de su obra. Esta impresionante serigrafía adornada a mano da vida al icónico superhéroe de Marvel Comics sobre un fondo de papel artístico adornado. El uso dinámico de pinturas acrílicas y en aerosol acentúa aún más la obra de arte, que envuelve al superhéroe en una cascada de colores vivos y goteantes. Esta no es sólo una representación del Capitán América; es una encarnación de la esencia del personaje, presentada a través del prisma de la sensibilidad del arte callejero. Composición y artesanía en "Capitán América" "Capitán América" ​​de Guetta representa la habilidad del artista para manipular la forma y el contenido para ofrecer una declaración visual poderosa. La composición toma prestado el diseño de la portada estilística de un cómic, pero está fracturada y recompuesta con un caos controlado característico del trabajo de Guetta. La obra de arte es una pieza de edición limitada que lleva la firma del artista, lo que da fe de su autenticidad y el prestigio de poseer un original de Guetta. El tamaño de la obra de arte, que mide 36.5 x 48.5 pulgadas, proporciona un gran lienzo para la explosiva creatividad de Guetta. Por el contrario, el marco de color bronce de estilo antiguo martillado adornado a medida, con un tamaño de 46.5 x 58.5 pulgadas, le da un recinto resistente y majestuoso. El impacto del Street Pop Art, como se ve en "Capitán América" ​​de Guetta, es profundo y señala un cambio en la forma en que la sociedad contemporánea consume y aprecia el arte. A través de la lente de este género, íconos como el Capitán América no son meros sujetos a representar; son lienzos sobre los que se proyectan las complejidades de nuestro tiempo. La obra de Guetta, con sus gruesas capas de pintura y sus dramáticas salpicaduras, desafía al espectador a ver más allá de la superficie para interactuar con los símbolos de nuestra cultura de una manera que es a la vez crítica y celebratoria. Coleccionar y valorar las obras de arte pop callejero y graffiti de Guetta Como artefacto cultural, el "Capitán América" ​​tiene un peso significativo. El superhéroe es un emblema de la justicia, la libertad y el espíritu estadounidense, ideales que resuenan constantemente en el público de todo el mundo. La interpretación de Guetta no rehuye estas connotaciones, sino que las abraza y las amplifica. Al aplicar los motivos anárquicos del arte callejero a esta figura simbólica, Guetta invita al debate sobre el papel de tales héroes en la sociedad actual. El resultado es una obra de arte que invita a la reflexión y es visualmente deslumbrante. Los coleccionistas y fanáticos del arte y la tradición de los cómics se sienten atraídos por piezas como "Capitán América" ​​de Guetta por su atractivo estético, potencial de inversión y resonancia cultural. La convergencia de la accesibilidad del arte callejero y el atractivo masivo del arte pop ha creado un terreno fértil para que florezcan artistas como Guetta. Sus obras, en particular aquellas que interactúan con figuras icónicas, se convierten no solo en arte para colgar en una pared, sino también en conversaciones que mantener, preguntas que hacer e historias que escribir. "Capitán América" ​​de Thierry Guetta ilustra vívidamente el poder del arte pop callejero y el graffiti para comunicar, revolucionar y conmemorar. Es una pieza que captura el espíritu de la época, una pieza que trata tanto del pasado de un querido superhéroe como de la narrativa actual del lugar del arte callejero en los anales de la historia del arte. Mientras el trabajo de Guetta continúa intrigando e inspirando, es un recordatorio conmovedor del diálogo en evolución entre el arte y la sociedad.

    €17.235,95

  • Mano de Doom Giclee Print por Seen UA

    Visto UA Mano de Doom Giclee Print por Seen UA

    Impresión Giclee de Hand of Doom de Seen UA Artwork Impresión de edición limitada sobre lienzo Graffiti Pop Street Artist. 2023 Obra de arte de edición limitada firmada y numerada Tamaño 102x26 Hand of Doom es una cautivadora e intrincada impresión giclée sobre lienzo del reconocido artista callejero pop de graffiti, Seen UA. Conocido por su excepcional destreza al combinar el arte callejero y pop, Seen UA presentó por primera vez esta impresionante obra maestra en 2023. Esta obra de arte emana un ambiente urbano y ofrece una visión de la realidad sin filtros de la vida callejera, sutilmente entrelazada con elementos de la cultura pop. Hand of Doom tiene una disponibilidad limitada y es una pieza firmada y numerada. Este atributo, junto con la firma distintiva de Seen UA, aumenta su exclusividad, convirtiéndola en una obra de arte muy buscada entre los entusiastas y coleccionistas del arte pop y callejero. Las dimensiones de esta obra maestra, de 102x26, le confieren una presencia imponente, realzando aún más su atractivo. Hand of Doom es un ejemplo de la técnica de impresión giclée. Giclee, término francés que significa "tinta pulverizada", es un método de impresión artística de alta resolución y alta fidelidad. Esta técnica le permite a Seen UA transformar sus diseños de graffiti originales en obras de arte digitales, que luego se rocían sobre lienzo con diminutas gotas de tinta. El resultado es un nivel de detalle y profundidad de color incomparables, que refleja la vitalidad y el dinamismo del graffiti original. Visto Hand of Doom de UA es más que una simple impresión; es una síntesis de valor urbano y cultura contemporánea. Capta el espíritu rebelde del arte callejero y la vivacidad del arte pop, mientras que su condición de edición limitada la convierte en una pieza intrigante para el portafolio de cualquier coleccionista de arte. Esta obra de arte ejemplifica el dominio de Seen UA de diversas formas de arte, reforzando su estatus como figura importante en los ámbitos del graffiti, el pop y el arte callejero.

    €607,95

  • Escultura de lata de pintura en aerosol naranja Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de lata de pintura en aerosol naranja Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Van Gogh- Escultura en lata de pintura en aerosol de edición limitada naranja Obra del artista callejero graffiti y leyenda de la cultura pop Mr Brainwash- Thierry Guetta. 2020 Edición limitada firmada y numerada de 150 obras de arte Tamaño 3x8 Firmado mediante huella digital y numerado con caja de presentación personalizada. Ultra raro y genial Mr Brainwash: la pintura en aerosol de edición limitada de Thierry Guetta es una obra de arte coleccionable.

    €397,95

  • Lienzo sin título I Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Crash- John Matos

    Crash - John Matos Lienzo sin título I Pintura en aerosol original Pintura acrílica de Crash- John Matos

    Lienzo sin título I Original de un tipo Obra de arte con pintura en aerosol y acrílico de técnica mixta sobre lienzo envuelto en galería del popular artista de graffiti callejero Crash- John Matos. 2022 Pintura en aerosol original firmada y pintura acrílica Tamaño 12x12 El lenguaje visual de Crash en "Untitled Canvas I" "Untitled Canvas I", una pieza original del renombrado artista de graffiti John Matos, alias Crash, es un ejemplo sorprendente de la capacidad del arte pop callejero y del graffiti para capturar el léxico visual de la vida urbana. Esta pintura acrílica y en aerosol de técnica mixta de 12x12 pulgadas sobre lienzo envuelto en galería, creada en 2022, es un testimonio de la influencia duradera de Crash en la escena del graffiti. Como original firmado, ejemplifica la combinación única de habilidad meticulosa y expresión espontánea que define su obra. La exploración de forma y color de Crash La obra de arte presenta una sinfonía de colores vibrantes y formas abstractas, cada elemento meticulosamente superpuesto para crear una composición armoniosa. El uso de pintura en aerosol por parte de Crash es evidente en los fondos suaves y atmosféricos y en las líneas angulares y nítidas, que le dan a la pieza su textura y profundidad características del graffiti. Los acrílicos añaden riqueza y solidez a las formas, destacando la versatilidad y variedad del artista. "Untitled Canvas I" es una danza vibrante de color y forma que habla de la energía dinámica de las calles de donde proviene Crash. Intersección del arte callejero y el arte pop en la obra de Crash "Untitled Canvas I" simboliza la capacidad de Crash para fusionar la crudeza del arte callejero con las imágenes audaces del arte pop. Esta pieza, con su convincente uso de motivos de la cultura pop y técnicas de arte callejero, refleja una profunda comprensión de ambos géneros. La fusión de estos estilos en el trabajo de Matos ha sido fundamental para elevar el arte del graffiti de las calles a la galería, cerrando la brecha entre ámbitos artísticos dispares. La contribución de John Matos al arte contemporáneo A través de obras como "Untitled Canvas I", John Matos ha consolidado su lugar como pionero del arte pop callejero y el graffiti. Sus contribuciones han ayudado a desmantelar las barreras entre el arte elevado y la cultura callejera, permitiendo un diálogo que ha enriquecido el discurso del arte contemporáneo. Como muchas de sus creaciones, esta pieza no es simplemente un artefacto sino una parte viva de la narrativa vibrante y en continua evolución del arte callejero. En esencia, "Untitled Canvas I" de Crash es más que una obra de arte; es una narrativa, una declaración y una celebración de la cultura que ha dado forma a John Matos como artista. Es un testimonio vibrante del poder del arte pop callejero y el graffiti para comunicar, desafiar y cautivar.

    €1.997,95

  • Escultura de lata de pintura en aerosol azul Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de lata de pintura en aerosol azul Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Van Gogh- Escultura en lata de pintura en aerosol azul de edición limitada Obra del artista callejero graffiti y leyenda de la cultura pop Mr Brainwash- Thierry Guetta. 2020 Edición limitada firmada y numerada de 150 obras de arte Tamaño 3x8 Firmado mediante huella digital y numerado con caja de presentación personalizada. Ultra raro y genial Mr Brainwash: la pintura en aerosol de edición limitada de Thierry Guetta es una obra de arte coleccionable.

    €397,95

  • Joker Brand- Pintura acrílica en aerosol original rosa verde por Ben Frost

    Ben Frost Joker Brand- Pintura acrílica en aerosol original rosa verde por Ben Frost

    Marca Joker: verde, rosa, original, único en su tipo, técnica mixta, pintura acrílica y pintura en aerosol, obra de arte sobre madera acunada por el popular artista de graffiti callejero Ben Frost. 2022 'Joker Brand' - Pintura acrílica y en aerosol sobre tabla - Variante verde/rosa 60 cm x 60 cm (23.5 x 23.5 pulgadas) Firmado, titulado y fechado en el reverso

    €4.781,95

  • Lo que sube pintura acrílica en aerosol original de Meggs

    megas Lo que sube pintura acrílica en aerosol original de Meggs

    What Goes Up Pintura acrílica en aerosol original de Meggs Obra de arte única en su tipo sobre lienzo con marco de madera recuperada personalizada del artista pop de arte callejero. 2014 Pintura acrílica y en aerosol firmada, lienzo original en obra de arte con marco de madera recuperada hecha a mano por el artista, tamaño 49x49. De Spoiled Rotten Show. Explorando la esencia dinámica de "What Goes Up" de Meggs "What Goes Up" es una pintura original en acrílico y pintura en aerosol del aclamado artista pop callejero Meggs que resume el dinamismo y la energía de su trabajo. Creada en 2014, esta obra de arte refleja el estilo característico de Meggs, que combina armoniosamente la crudeza del arte callejero con la viveza del arte pop. Esta obra de arte única en su tipo es una pieza de declaración y un lienzo narrativo que explora temas prevalentes en la obra de Meggs, como la lucha constante entre fuerzas opuestas y la naturaleza transitoria del éxito y el fracaso. La pintura mide 46x46 pulgadas y está alojada en un marco de madera recuperada hecho a mano por el artista. La madera recuperada añade una dimensión ecológica a la obra de arte, lo que refuerza el interés de Meggs por la sostenibilidad y la reutilización de materiales. Esta elección de encuadre también acentúa la sensación urbana y áspera de la pintura, en resonancia con la tradición del arte callejero de utilizar objetos y espacios encontrados. Técnicas artísticas e impacto visual en “Lo que sube” Meggs emplea pintura acrílica y en aerosol en "What Goes Up", mostrando su habilidad para utilizar medios tradicionales y no tradicionales. El acrílico proporciona profundidad y textura, mientras que la pintura en aerosol ofrece una sensación de inmediatez y espontaneidad intrínseca al arte del graffiti. La pintura es una cacofonía de colores que brota desde un punto central, sugiriendo una explosión de energía y creatividad. Los colores no están salpicados al azar sobre el lienzo; están meticulosamente superpuestas para crear un impacto visual que es a la vez caótico y controlado. La obra de arte presenta un motivo de calavera, un elemento recurrente en el arte de Meggs, que a menudo simboliza la naturaleza transitoria de la existencia humana y la naturaleza cíclica de la vida. Sin embargo, en "What Goes Up", la calavera se yuxtapone con colores vibrantes y exclamaciones de estilo cómico, que podrían interpretarse como un comentario sobre la superficialidad de la cultura popular y la naturaleza fugaz de la fama y el éxito. El cráneo parece desintegrarse o explotar en una variedad de colores y formas, una poderosa metáfora visual de la inevitable caída que sigue al ascenso a la cima. Comentario cultural y la esencia del arte pop callejero El título de la pintura, "Lo que sube", alude al dicho "lo que sube debe bajar", sugiriendo una narrativa de ascenso y descenso. Meggs a menudo infunde su arte pop callejero y sus graffitis con reflexiones filosóficas y observaciones críticas de la sociedad. La obra simboliza los patrones cíclicos de la vida y puede verse como un reflejo de la naturaleza transitoria del éxito o de la arrogancia que a menudo precede a una caída. El uso del texto por parte del artista en la pintura, representado en un estilo de cómic, agrega una capa de comunicación con el espectador, invitándolo a reflexionar sobre los significados más profundos detrás de la vibrante fachada. La pieza es un testimonio de la capacidad del artista para navegar en el espacio entre la galería y el arte callejero, haciéndolo accesible a una audiencia diversa. La inclusividad del arte callejero es evidente en el trabajo de Meggs, donde el espacio público se convierte en un lienzo para el diálogo y el arte se convierte en parte del paisaje urbano cotidiano. "What Goes Up" no es sólo un espectáculo visual sino también un comentario cultural que resume el espíritu del arte callejero y su papel en el discurso contemporáneo. "What Goes Up" es un excelente ejemplo del impacto de Meggs en el campo del arte callejero y su contribución al movimiento del arte pop más amplio. La pintura manifiesta la dedicación del artista a la artesanía, el concepto y el comentario. Mediante la integración de diversas técnicas artísticas y el uso estratégico de materiales recuperados, Meggs ha creado una obra de arte que es a la vez un festín visual y una potencia conceptual. La importancia del trabajo de Meggs radica en su capacidad para resonar con los espectadores en múltiples niveles. Esta obra puede apreciarse por sus cualidades estéticas y su capacidad para evocar emociones y provocar pensamiento. Como obra de arte pop callejero y graffiti, "What Goes Up" encarna el espíritu de este género, que continúa ampliando los límites del arte y su lugar en la sociedad.

    €7.659,95

  • Dar gracias Pintura acrílica original en aerosol de Eric Otto

    erik otto Dar gracias Pintura acrílica original en aerosol de Eric Otto

    Dé gracias Pintura original Técnica mixta Acrílico, lápiz y pintura en aerosol sobre papel recuperado encontrado por Erik Otto Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 13.5x19.75 Pintura original de técnica mixta de Erik Otto Obra de arte rara.

    €1.147,95

  • Storm Trooper HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Bobby Hill Storm Trooper HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Storm Trooper Edición limitada Serigrafía de técnica mixta adornada a mano en papel pesado de 200 libras por Bobby Hill Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Cada pieza es única y los colores, pinturas y pinturas en aerosol hechos a mano por el artista son aleatorios, varían y es posible que no recibas el artículo exacto que se muestra en la imagen. "Utilizo imágenes fotográficas como base para el arte, pero a veces dibujaba directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que consideraba importantes. Cada pieza de esta serie se serigrafió individualmente y se serigrafió a mano. "Pintado usando una variedad de acrílicos y otros medios. Fíjate en los colores más que en la imagen, aunque a veces eso puede ser difícil de hacer. Los colores representan lo que está sucediendo en mi vida en un momento dado". -Bobby Hill

    €139,95

  • Serigrafía Knockout 17 HPM de Greg Gossel

    greg gossel Serigrafía Knockout 17 HPM de Greg Gossel

    Knockout 17 Edición limitada, serigrafía acrílica de 1 color dibujada a mano, pintura en aerosol y collage en papel de 250 g/m² Impresión de Greg Gossel Graffiti Street Artist Modern Pop Art. HPM 2015, firmada y numerada, edición limitada de 18 obras de arte adornadas, tamaño 18 x 22 "La serie Knockout! es una especie de impresión complementaria de mi lanzamiento Superficial! del año pasado. Esta serie es la otra cara de la moneda del personaje de puñetazo agresivo del año pasado. lanzamiento, que veo como una metáfora de los altibajos de la vida diaria. En cuanto al proceso creativo en sí, esta serie es una de mis ediciones con más capas. Cada pieza comenzó con una capa de páginas de cómics antiguos en collage para crear Una textura base única. Luego, las piezas fueron lijadas, decoradas a mano y construidas con una variedad de capas serigrafiadas, lavados acrílicos y texturas pintadas con aerosol, dando a la serie una superficie muy rica y compleja. Este proceso intensivo de mano de obra imita "Las capas y el deterioro de los carteles antiguos y la publicidad callejera hacen que cada impresión de la serie sea completamente única respecto de la siguiente". -Greg Gossel

    €469,95

  • Deadbotz Canbot - Juguete de arte rosa de 5thTurtle x Czee13

    5toTortuga Deadbotz Canbot - Juguete de arte rosa de 5thTurtle x Czee13

    Deadbotz Canbot Canz - Juguete artístico de vinilo pintado a mano de edición limitada rosa Obra de arte coleccionable de artistas de la cultura pop 5thTurtle x Czee13. 2022 Edición limitada pintada a mano de 20 nuevos, no viene con embalaje al por menor. Este canbot de 5 oz tiene una cabeza Dead Dreamer de doble fundición que brilla en la oscuridad sobre un cuerpo de canbot de vinilo. Pintado a mano por Czee13 con pintura reactiva a los rayos UV. Tirada limitada de 20

    €436,95

  • Advertencia adictiva/New Deal Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Advertencia adictiva/New Deal Serigrafía de Shepard Fairey- OBEY

    Advertencia Adictivo/New Deal Serigrafía de edición limitada de 2 colores dibujada a mano en papel de bellas artes por Shepard Fairey Rare Street Art OBEY Artista de obras de arte pop.

    €336,95

  • Melty Misfit Eye Drip - Lata de pintura en aerosol púrpura/azul de Buff Monster

    Monstruo aficionado Melty Misfit Eye Drip - Lata de pintura en aerosol púrpura/azul de Buff Monster

    Melty Misfit Eye Drip- Púrpura/Azul HPM Pintura en aerosol adornada Escultura en lata Obra del icónico artista moderno de la cultura pop Buff Monster. Edición limitada firmada de 22022 de pintura en aerosol y serigrafía de 75 HPM HPM adornada a mano, cada una única en caja serigrafiada, exhibida con caja. Proceso creativo de Buff Monster La escultura en lata de pintura en aerosol adornada con HPM de color púrpura/azul "Melty Misfit Eye Drip" es una pieza vibrante y estimulante del icónico artista de la cultura pop moderna Buff Monster. Conocido por su estilo característico que abarca una paleta de tonos pastel y una mezcla única de influencias del arte pop callejero, el graffiti y la cultura japonesa, las obras de Buff Monster son reconocibles al instante. Esta creación en particular, parte de una edición limitada firmada de 75, es un testimonio de la visión creativa del artista y el espíritu innovador del arte callejero. "Melty Misfit Eye Drip" de Buff Monster en morado y azul es una obra adornada a mano que desafía los límites tradicionales del arte callejero. Cada lata está meticulosamente pintada con aerosol y serigrafiada a mano, lo que garantiza que cada pieza de la serie sea única. La dedicación del artista a su oficio es evidente en los intrincados detalles y la precisión de las serigrafías. Su elección de tonos morados y azules para esta serie evoca una sensación de místico y fantástico, dos elementos que se encuentran a menudo en su trabajo. Simbolismo en "Melty Misfit Eye Drip" La imagen del ojo derritiéndose es un tema recurrente en el trabajo de Buff Monster, que simboliza la naturaleza fluida y en constante cambio de la vida y la percepción. El motivo del goteo recuerda a los relojes derritiéndose en las pinturas surrealistas de Salvador Dalí, lo que sugiere una distorsión del tiempo y la realidad. En las obras de arte del graffiti, este motivo resuena con la naturaleza temporal del paisaje urbano, donde el arte se crea y recrea constantemente. Resonancia cultural y coleccionabilidad La serie "Melty Misfit Eye Drip" resuena con el espíritu del bricolaje de la cultura del arte callejero, donde los artistas toman el control de los medios de producción y distribución. La inclusión de una caja serigrafiada con cada escultura de lata de pintura en aerosol subraya el enfoque integral de Buff Monster hacia su arte, considerando la pieza en sí y su presentación y preservación. La caja tiene un propósito tanto práctico como estético, mejorando la coleccionabilidad de la pieza y reafirmando su estatus como una obra de arte dentro del dominio del arte pop callejero. El impacto de Buff Monster en el arte moderno Buff Monster ha impactado significativamente la escena del arte contemporáneo, particularmente dentro de los géneros del arte pop callejero y el graffiti. Sus obras se caracterizan por su uso audaz del color, temas divertidos pero provocativos y una combinación perfecta de técnicas de arte callejero con prácticas artísticas aceptables. El HPM morado/azul "Melty Misfit Eye Drip" es un excelente ejemplo de cómo Buff Monster continúa innovando dentro de su medio, superando los límites de lo que es posible dentro de los objetos de arte coleccionables. La escultura en lata de pintura en aerosol HPM violeta/azul "Melty Misfit Eye Drip" de Buff Monster es un objeto coleccionable que captura el corazón del arte pop callejero y las obras de arte del graffiti. Cada pieza adornada a mano expresa de forma única la visión artística de Buff Monster, que encarna el poder transformador del arte y su capacidad para desafiar y redefinir las normas culturales.

    €426,95

  • Serigrafía Knockout 11 HPM de Greg Gossel

    greg gossel Serigrafía Knockout 11 HPM de Greg Gossel

    Knockout 11 Edición limitada, serigrafía acrílica de 1 color dibujada a mano, pintura en aerosol y collage en papel de 250 g/m² Impresión de Greg Gossel Graffiti Street Artist Modern Pop Art. HPM 2015, firmada y numerada, edición limitada de 18 obras de arte adornadas, tamaño 18 x 22 "La serie Knockout! es una especie de impresión complementaria de mi lanzamiento Superficial! del año pasado. Esta serie es la otra cara de la moneda del personaje de puñetazo agresivo del año pasado. lanzamiento, que veo como una metáfora de los altibajos de la vida diaria. En cuanto al proceso creativo en sí, esta serie es una de mis ediciones con más capas. Cada pieza comenzó con una capa de páginas de cómics antiguos en collage para crear Una textura base única. Luego, las piezas fueron lijadas, decoradas a mano y construidas con una variedad de capas serigrafiadas, lavados acrílicos y texturas pintadas con aerosol, dando a la serie una superficie muy rica y compleja. Este proceso intensivo de mano de obra imita "Las capas y el deterioro de los carteles antiguos y la publicidad callejera hacen que cada impresión de la serie sea completamente única respecto de la siguiente". -Greg Gossel

    €469,95

  • Suela del artista: Bill Barminski Retrato de Bill Barminski

    Bill Barminsky Suela del artista: Bill Barminski Retrato de Bill Barminski

    Suela del artista: Retrato de Bill Barminski, edición limitada, impresiones artísticas con pigmentos de archivo en papel artístico Moab Entrada Rag Bright de 290 g/m290 del artista de graffiti Street Art y cultura pop Bill Barminski x KJ Shows. Suela del artista: Retrato de Bill Barminski • Impresión pigmentada de archivo autografiada • Impreso en papel de archivo Moab Entrada Rag Bright 14 GSM • 17 x 25 pulgadas Firmado a mano, fechado, numerado y en relieve por KJ Shows Firmado adicionalmente por Bill Barminski Edición limitada de XNUMX

    €187,95

  • Mac & Retna Black Spray Paint Can Obra de arte de Montana MTN

    Retina Mac & Retna Black Spray Paint Can Obra de arte de Montana MTN

    Mac & Retna: edición limitada negra, obra de arte en lata de pintura en aerosol poco común, cruzada por el famoso fabricante de pintura de graffiti Montana MTN. Cada uno de estos artistas ha desarrollado su propio estilo y técnica distintivos; Retna es mejor conocido por sus atrevidas pinceladas caligráficas y Mac por pintar rostros y figuras que parecen reales; Mac usa pintura en aerosol y Retna usa pintura en aerosol y acrílica para sus pinturas; óleo, acrílico, esmalte, lápiz y otros medios sobre papel, lienzo y madera.

    €190,95

  • ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida Mini HPM Wood Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier

    Negación- Daniel Bombardier ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida Mini HPM Wood Stencil Print por Denial- Daniel Bombardier

    ¿Qué diablos estoy haciendo con mi vida? Mini, parte de la serie True Facts Mini Multiple Múltiples originales pintados a mano (HPM) en un panel con soporte de madera listo para colgar por Denial Graffiti Street Artist Modern Pop Art. HPM 2020, firmada y numerada, edición limitada de 20 obras de arte, tamaño 11x11 "Mi trabajo habla de una fatalidad inminente y de muchos temas groseros y siniestros, pero eso no debería significar que desee que esto suceda en absoluto. Espero que mi trabajo sugiera sólo lo contrario: para mostrar lo ridículo de todo esto y cómo podemos encontrar mejores soluciones para el futuro". -Denial En el mundo de Denial, la memoria es importante, porque es la base de su obra, ya que anima con nostalgia al público a involucrarse con ella. Como resultado, su arte es tan familiar como inquietante porque revela las partes más inquietantes de la sociedad, aquellas que “negamos”. No importa su controvertida historia, el graffiti se ve cada vez menos como una forma de vandalismo.

    €751,95

  • Pose MSK Burn Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Pose- Jordan Nickel Pose MSK Burn Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Pose MSK Burn Black Edición limitada, rara obra de arte en lata de pintura en aerosol, cruzada por el famoso fabricante de pintura de graffiti Montana MTN x Pose- Jordan Nickel. 2021 Caja firmada con lata de pintura en aerosol Edición limitada de 500 obras de arte Tamaño 3x8 Can Burn, 2021 por POSE MSK Creado exclusivamente para Beyond The Streets 2021 Producido por Montana Colors Edición limitada Pantalla de madera Color: Negro De: Nueva York

    €190,95

  • Stack Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    MTN de montana Stack Black Spray Paint Can Ilustraciones de Montana MTN

    Stack- Black Edición limitada, rara pintura en aerosol, obra de arte cruzada del famoso fabricante de pintura de graffiti Montana MTN. Un escritor que descubrió el graffiti a principios de los 80 en las afueras de París junto a ColorZ y que permaneció activo en los 90 junto a P2B y VAD. Tras esa etapa, decide romper con el graffiti clásico para iniciar su carrera artística por otros caminos pero sin desprenderse del vínculo de las letras como forma de comunicación visual, jugando con los códigos de la cultura popular, y llevando siempre la estampa. del mundo del graffiti y la calle. Expresado a través de dibujos, objetos.

    €190,95

  • MENTIRA Edward Snowden Original Mixed Media Acuarela Pintura por Aelhra

    Aelhra MENTIRA Edward Snowden Original Mixed Media Acuarela Pintura por Aelhra

    LIE Edward Snowden Pintura original Pintura en aerosol Acuarela Técnica mixta sobre papel de arte por Aelhra Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2014 Pintura en aerosol de técnica mixta original firmada Obra de arte en acuarela Tamaño 15x22

    €396,95

  • Juguete de arte de escultura de metal HPM de contenedor rojo de Amuse126

    Divertir126 Juguete de arte de escultura de metal HPM de contenedor rojo de Amuse126

    Red Dumpster HPM Edición limitada pintada a mano de metal fundido a presión Graffiti Art Toy Obra coleccionable del artista callejero Amuse126. 2021 Edición limitada firmada de 26 minicontenedores de basura con graffiti personalizados adornados de HPM 4x4 Street Dumpster Serie 1 Metal fundido a presión AM Throw Up Bubble Letter pintado a mano HPM adornado a mano Serie de 26, firmado en 2021

    €147,95

  • Impresión serigrafiada en cromo Freedom For Humanity de Mear One

    Mear uno Impresión serigrafiada en cromo Freedom For Humanity de Mear One

    Freedom For Humanity: impresión serigráfica de edición limitada cromada con lámina cromada sobre papel artístico Coventry Rag de 290 g/mXNUMX decorado a mano por Mear One Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2016 Edición limitada firmada y numerada de 20 obras de arte Tamaño 20x27 "Esta pieza, 'Libertad para la humanidad', simboliza la actitud que debemos adoptar con respecto a nuestros derechos como seres humanos. Es una obra de teatro con la 'Newspeak' de George Orwell de su novela 1984, donde combina y condensa palabras para crear un nuevo lenguaje. El lenguaje es muy importante para comprender lo que significa ser verdaderamente libre. Sin embargo, se está erosionando, redefiniendo y reemplazando constantemente para adaptarse a las corporaciones y a las tendencias superficiales de la cultura pop de consumo con fines de lucro. La gente necesita una traducción de nuestro lenguaje actual basado en la codicia hacia una existencia más significativa y profunda, utilizando un lenguaje basado en nuestra humanidad, el compartir y la cooperación. Quiero inspirar un pensamiento crítico sobre la implementación de la 'neolengua' en nuestra actual realidad orwelliana y bombardeada por los medios". - Miro Uno. Diseccionando 'Freedom For Humanity' de Mear One Mear One se ha establecido como un artista importante en el arte pop callejero y el graffiti, siendo "Freedom For Humanity" una de sus obras más convincentes. Esta impresión serigráfica de edición limitada de Chrome es más que un mero lujo estético; es un testimonio de la apasionada súplica del artista por la libertad lingüística e intelectual. Limitada a una serie de solo veinte piezas firmadas y numeradas, la obra de arte de 2016, de tamaño 20x27 pulgadas, está impresa en papel Coventry Rag Fine Art de 290 gsm decorado a mano. Esta elección subraya la calidad superior y la exclusividad de la impresión. La revolución semántica encarnada en el arte La creación de Mear One es una interacción de lenguajes visuales y verbales, una respuesta crítica a la perversión de las palabras en nuestra sociedad contemporánea. Esta pieza refleja no sólo el concepto de 'neolengua' de Orwell sino un comentario más amplio sobre el estado del lenguaje y su papel en la libertad humana. El uso que hace el artista de la intensidad cromática y los marcados contrastes en el papel artístico es un elemento llamativo del arte pop moderno y sirve como metáfora de la claridad y vitalidad que debe acompañar a la comunicación humana. La figura central, una llamativa representación del desafío, sostiene un cartel que exige audazmente "Libertad para la humanidad", simbolizando la lucha contra la manipulación del lenguaje por parte de las fuerzas corporativas y políticas. El mensaje de Mear One es claro: la erosión del lenguaje y la mercantilización de las palabras con fines de lucro y poder amenazan el tejido mismo de nuestra sociedad. El artista busca inspirar una reevaluación de cómo se maneja y percibe el lenguaje en la era moderna. Su trabajo nos implora trascender un léxico arraigado en la codicia y forjar uno basado en nuestra humanidad colectiva. El mensaje es un grito de guerra para la cooperación, el intercambio y una reevaluación de nuestros valores como civilización. Adoptando un nuevo léxico para el empoderamiento humano La obra de arte une la cruda expresividad del arte callejero y el sofisticado discurso sobre las libertades humanas. "Freedom For Humanity" no es simplemente el llamado a la acción de Mear One; es una invitación a hacer una introspección sobre la corporativización de nuestro lenguaje y, por extensión, de nuestros pensamientos y libertades. A través de su serigrafía, Mear One canaliza el poder del arte pop callejero y el graffiti para iniciar conversaciones e impulsar el cambio. La pieza no sólo cuelga de una pared; se sitúa en la primera línea del discurso cultural, desafiando al espectador a liberarse de los grilletes orwellianos de la 'neolengua' moderna. En definitiva, "Libertad para la humanidad" es un manifiesto simbólico en forma de arte. Es un recordatorio de la potencia de las palabras y el significado de su liberación. Mear One ha contribuido con una pieza visualmente impresionante al ámbito del arte pop callejero y el arte del graffiti y ha incorporado un profundo mensaje de liberación y unidad en su interior.

    €624,95

  • Pintura original en aerosol de hormigón de Ojos llorosos sin título de Snik

    snik Pintura original en aerosol de hormigón de Ojos llorosos sin título de Snik

    Ojos llorosos sin título, pintura en aerosol de hormigón original de Snik, obra de arte única del artista pop de arte callejero. Ojos llorosos sin título de Snik: emoción silenciosa y precisión superficial en el arte pop callejero y las obras de arte de graffitis Ojos llorosos sin título de Snik: emoción silenciosa y precisión superficial en el arte pop callejero y las obras de arte de graffitis es una pintura en aerosol original de 2018 del dúo de esténciles Snik con sede en el Reino Unido, enmarcada y ejecutada directamente sobre una losa de hormigón de 15.25 x 15.25 pulgadas. Firmada por los artistas, la obra captura un primer plano del rostro de una mujer, realizado en blanco y negro con precisión de plantilla cortada en diagonal que destila tanto profundidad como vulnerabilidad a través de capas de contraste minimalista. La composición aísla los ojos, la frente y la nariz, con especial énfasis en la presencia emocional dentro de la mirada. Las lágrimas no son literales sino implícitas a través de la textura, la sombra y la línea. La crudeza del hormigón actúa como fondo y como elemento activo, amplificando la potencia silenciosa de la pieza. Dentro del espacio del Street Pop Art y el Graffiti, esta pintura ejemplifica cómo las materias primas, la técnica precisa y la ejecución controlada pueden transformar la superficie en alma. La meticulosa técnica de corte a mano con plantillas de Snik se exhibe plenamente en esta pieza. Cada contorno de los ojos, cada arco de la ceja y cada transición suave de tono se crea mediante un trabajo de pulverización en capas aplicado con sumo cuidado. El uso de líneas cortadas en diagonal añade una calidad cinematográfica, como un fotograma de una película en pausa o un recuerdo que se desvanece en la textura. Lo que a primera vista podría parecer una abstracción técnica es, en realidad, una expresión profundamente humana transmitida a través de un código visual no verbal. Los ojos, enmarcados por sombras y destellos de luz, cuentan una historia de contención y liberación. Hay tensión contenida debajo de la superficie. Siguiendo la tradición del Street Pop Art y el Graffiti, este método de contar verdades emocionales a través de la técnica de plantillas y la textura de la superficie se ha convertido en la firma inconfundible de Snik. El hormigón como conducto emocional En lugar de elegir lienzo o panel, Snik trabaja aquí directamente sobre el hormigón, reforzando un compromiso con los orígenes callejeros de su medio. El hormigón lleva consigo el recuerdo de las paredes, las aceras y las ciudades: una biografía tácita de superficies tocadas por el tiempo, el clima y el desgaste. Esta elección material es al mismo tiempo conceptual y estética. La veta visual y las imperfecciones del hormigón interactúan con las capas pulverizadas, produciendo momentos de erosión y fractura que imitan la corriente emocional subyacente de la pieza. El rostro está parcialmente oscurecido por la propia naturaleza de su base, lo que le da la sensación de ser un recuerdo grabado en la infraestructura. Dentro del Street Pop Art y el Graffiti Artwork, esta decisión vincula lo personal a lo público, dando forma a la emoción en un entorno que evoca el peso de la vida urbana. Snik y la precisión de la quietud emocional Sin título Crying Eyes destila el núcleo artístico de Snik en una sola imagen: claridad poética entregada a través de un trabajo metódico. No es ésta una obra de espectáculo sino de mirada sostenida. Ralentiza al espectador. No pide atención: la retiene. La silenciosa tristeza de la pieza se ve realzada por su artesanía, y la crudeza del hormigón le otorga verdad. A través del equilibrio, la textura y el silencio visual, Snik continúa redefiniendo cómo se maneja la emoción en el arte pop callejero y el graffiti. Su enfoque combina el aspecto mecánico del trabajo con plantillas con el flujo pictórico de la luz y el sentimiento. Esta pieza no cuenta una historia, le ofrece un rostro.

    €2.188,95

  • Fotografía impresa de archivo ampliada de Revok x Martha Cooper x 1UP Crew

    revok Fotografía impresa de archivo ampliada de Revok x Martha Cooper x 1UP Crew

    Fotografía impresa de archivo ampliada de Revok x Martha Cooper x 1UP Crew - One United Power x Nika Kramer x MOG Museum of Graffiti Edición limitada en papel de bellas artes Artista callejero Pop Graffiti Obra de arte moderna. 2023 Firmado por Revok e impresión numerada Edición limitada de 40 obras de arte Tamaño 19.75 x 24 Pigmento de archivo Fotografía Polaroid ampliada estilizada tomada por Martha Cooper x Nika Kramer Fine Art Publicado por 1UP Crew x MOG Museum of Graffiti. Scale Up: una convergencia de íconos en la fotografía de arte callejero La impresión de archivo "Scale Up" es un testimonio del espíritu colaborativo que impulsa los mundos del street pop y el graffiti. Esta pieza es el resultado de una asociación única entre el reconocido artista de graffiti Revok, la legendaria fotógrafa de arte callejero Martha Cooper, el 1UP Crew con sede en Berlín y la fotógrafa cultural Nika Kramer bajo los auspicios del Museo de Graffiti MOG. La edición limitada de 40 impresiones, cada una firmada por Revok y numerada, mide 19.75x24 pulgadas y captura un momento de la historia del arte callejero en forma de una fotografía Polaroid ampliada y estilizada. Esta impresión pigmentada de archivo sobre papel artístico inmortaliza una instantánea del arte callejero en acción, reflejando la energía cruda y la creatividad espontánea que define el género. La colaboración muestra la sinergia entre artistas y fotógrafos, donde cada parte aporta su visión y habilidad distintivas para crear algo que trascienda las formas de arte tradicionales. Revok y el arte de la expresión urbana Revok, una figura destacada en la escena del arte callejero, es conocido por sus complejas y coloridas obras abstractas, que a menudo utilizan materiales encontrados y paisajes urbanos como lienzo. Su estilo característico, caracterizado por una vívida exploración de color y forma, está impreso en el estampado "Scale Up", aportando una sensación de profundidad y textura a la pieza. La asociación con Martha Cooper, Nika Kramer y 1UP Crew para este proyecto combina diferentes perspectivas del mundo del arte callejero, desde la creación hasta la documentación, ofreciendo a los espectadores una mirada integral a la naturaleza multifacética de esta forma de arte. El papel de Martha Cooper como documentalista sobre la cultura del arte callejero, junto con la fotografía cultural de Nika Kramer, proporciona una narrativa visual que complementa el espíritu artístico de Revok. Sus fotografías son más que meros registros del arte callejero; son obras dinámicas que capturan la esencia del momento y el contexto en el que existe el arte. 1UP Crew: One United Power y MOG: Celebrando el espíritu colectivo del arte callejero La participación de 1UP Crew, un colectivo conocido por sus trabajos ambiciosos y a menudo con carga política, añade una capa de complejidad a la impresión "Scale Up". Su espíritu se alinea con la naturaleza comunitaria del arte callejero, donde la colaboración y las experiencias compartidas son fundamentales para el proceso de creación. El papel del MOG Museum of Graffiti en esta colaboración es crucial, ya que sirve como una institución cultural que preserva e impulsa la narrativa del graffiti y el arte callejero. Publicada por 1UP Crew y MOG, esta impresión de edición limitada es una pieza de la historia del arte callejero que refleja el diálogo continuo entre artistas callejeros, fotógrafos e instituciones culturales. Es una celebración de la vitalidad y el impacto del arte callejero, asegurando que el pulso de las calles de la ciudad y la voz de los artistas que las colorean continúen resonando dentro de la comunidad artística y más allá. En la comunidad artística, colaboraciones como "Scale Up" les recuerdan el poder transformador del arte y su capacidad para remodelar objetos y percepciones.

    €749,95

  • Elevated Train Katzs One Way Sign HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Bobby Hill Elevated Train Katzs One Way Sign HPM Acrílico Serigrafía de Bobby Hill

    Elevated Train- Katzs- One Way Sign Edición limitada Serigrafía de técnica mixta adornada a mano en papel pesado de 200 libras por Bobby Hill Graffiti Street Artist Modern Pop Art. Cada pieza es única y los colores, pinturas y pinturas en aerosol hechos a mano por el artista son aleatorios, varían y es posible que no reciba el artículo exacto que se muestra en la imagen. "Utilizo imágenes fotográficas como base para el arte, pero a veces dibujaba directamente sobre el acetato antes de quemar las pantallas para resaltar partes de las imágenes que consideraba importantes. Cada pieza de esta serie se serigrafió individualmente y se serigrafió a mano. "Pintado usando una variedad de acrílicos y otros medios. Fíjate en los colores más que en la imagen, aunque a veces eso puede ser difícil de hacer. Los colores representan lo que está sucediendo en mi vida en un momento dado". -Bobby Hill

    €139,95

  • Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV Impresión HPM de Cope2- Fernando Carlo

    Cope2-Fernando Carlo Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV Impresión HPM de Cope2- Fernando Carlo

    Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV Pintura en aerosol de edición limitada Impresiones de pigmentos de archivo HPM adornadas a mano en papel artístico Moab por Cope2 Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2019 Edición limitada firmada y numerada de 15 ilustraciones Tamaño 17x24. Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV, 2019 Impresión pigmentada de archivo en colores con adornos hechos a mano en papel Moab Fine Art 17 x 24 pulgadas (43.2 cm x 61) (hoja) Ed. 10/15 Firmado y numerado a lápiz abajo a la izquierda. El trabajo muestra un desgarro de 5 pulgadas en el borde inferior izquierdo. Adoptando narrativas urbanas: mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV de Cope2 "Mapas del metro de la ciudad de Nueva York IV" de Cope2 es una fusión dinámica de la energía cruda del graffiti con la estética refinada del arte pop moderno, que encarna el pulso de la vida urbana en un artefacto tangible de la ciudad. movimiento diario. Esta serie de edición limitada de 2019, con solo 15 piezas firmadas y numeradas, representa una contribución significativa al movimiento Street Pop Art y Graffiti Artwork. Cada pieza de 17x24 pulgadas es una impresión pigmentada de archivo adornada a mano en papel Moab Fine Art, que ofrece una combinación única de cultura callejera y arte elevado. La firma de Cope2 autentica la obra, y su número de edición está escrito a lápiz en la parte inferior izquierda, y una pieza en particular muestra un desgarro menor de 5 pulgadas, lo que aumenta la sensación auténtica de la obra de arte. La pieza sirve como un archivo visual de la historia del graffiti de Nueva York, inmortalizando el arte espontáneo, a menudo temporal, que adorna los mapas del metro de la ciudad. Cope2, nativo del Bronx, aporta autenticidad y credibilidad callejera a su trabajo, con una reputación de más de tres décadas en la escena del graffiti. Su "New York City Subway Maps IV" refleja la naturaleza compleja y en capas del arte callejero urbano, donde etiquetas y símbolos se entremezclan para contar las historias de los diversos habitantes de la ciudad. La intersección del arte callejero y las bellas artes de Cope2 Las obras de arte de Cope2 se encuentran en la intersección del arte callejero y las bellas artes, capturando la esencia de un medio dentro de la forma del otro. Sus piezas son más que meras representaciones de graffiti callejero; son la confluencia de las experiencias vividas y las interacciones del artista con el entorno urbano. Los colores atrevidos y saturados y las pinceladas agresivas se remontan a la época dorada del graffiti en los años 1980 y 1990, cuando artistas como Cope2 no sólo decoraban la ciudad sino que también marcaban territorios y expresaban identidades. La edición limitada de "New York City Subway Maps IV" y los adornos hechos a mano por el propio Cope2 garantizan que cada impresión sea una obra de arte única, que encarna tanto el espíritu del arte callejero original como el toque personal del artista. La serie resume la crudeza de la subcultura del graffiti y al mismo tiempo la eleva a través del grabado artístico, desafiando las nociones tradicionales de lo que constituye arte y quién es considerado un artista. En esencia, el trabajo de Cope2 es una celebración del lenguaje visual de las calles, presentado en el contexto de las bellas artes. Ofrece una narrativa profundamente arraigada en el tejido cultural de la ciudad de Nueva York, proporcionando una instantánea de un movimiento que ha evolucionado desde los márgenes hasta la corriente principal. La serie "New York City Subway Maps IV" no sólo rinde homenaje a la historia del arte callejero sino que también afirma su lugar dentro del continuo del arte contemporáneo.

    €1.677,95

  • Letrero acrílico original de conejo en forma de A, pintado con aerosol por Blake Jones

    blake jones Letrero acrílico original de conejo en forma de A, pintado con aerosol por Blake Jones

    Pintura en aerosol acrílica original con marco de conejo, construcción de carreteras, señal de calle, pintura de Blake Jones, obra de arte única, arte callejero, artista pop. Rabbit A Frame de Blake Jones: capricho urbano sobre lienzo recuperado en arte pop callejero y obra de arte de graffiti Rabbit A Frame es una obra de arte original de acrílico y pintura en aerosol de 2020 del artista pop callejero estadounidense Blake Jones, ejecutada en una señal de alerta de construcción de carreteras recuperadas en forma de A. Con unas medidas de 23.75 x 45.25 pulgadas, esta pieza única transforma la infraestructura callejera funcional en un lienzo lúdico y enérgico. Pintado directamente sobre el icónico patrón de barricada reflectante naranja y blanco, el inconfundible personaje de conejo de Jones se asoma con curiosidad desde la esquina inferior del cartel, infundiendo humor e inocencia en un símbolo de precaución cívica. Esta colisión inesperada de forma y carácter es central en la práctica del Street Pop Art y el Graffiti, donde los desechos urbanos se convierten en un sitio para la creatividad, la subversión y la narración visual. Recontextualizar la utilidad a través del personaje La inclusión del conejo, una figura recurrente en el universo de expresiones de dibujos animados de Blake Jones, ancla la obra en su práctica más amplia de utilizar el diseño de personajes para evocar alegría, curiosidad y absurdo. Los ojos grandes y las líneas redondeadas del conejo contrastan marcadamente con la geometría rígida y el propósito utilitario del cartel de construcción en forma de A. El artista dejó visible un tipo de letra estarcido que dice LYONS PINNER en la barra inferior, lo que realza la autenticidad de la pieza como un objeto recuperado de una infraestructura urbana real. Esta yuxtaposición de función municipal y expresión personal crea una narrativa en capas, donde el lenguaje visual rígido de la señalización pública se suaviza con la maravilla animada. El enfoque de Jones no borra el pasado del objeto: lo amplifica a través de la intervención estética. Estética de superficie, calle y medio Blake Jones emplea una combinación de pinceladas acrílicas y aplicación de aerosol para lograr un contraste vibrante y claridad en los bordes de la superficie metálica reflectante. La textura del cartel, con rayones, abolladuras y pintura desgastada, proporciona una base áspera y táctil que eleva la presencia física de la obra de arte. Cada imperfección en la superficie se convierte en parte de la composición final, vinculando la pieza a la calle. El uso de material de señalización vial refuerza el espíritu central del Street Pop Art y el Graffiti: arte realizado en, del espacio público y para el mismo. El conejo, representado en un intenso color turquesa con expresivos detalles en negro, acentúa el cartel con personalidad, reformulando la precaución no como una advertencia, sino como un saludo divertido. Blake Jones y el arte de recuperar narrativas urbanas Rabbit A Frame es más que una simple pintura de objetos inteligentes: es una declaración sobre cómo los materiales cotidianos pueden convertirse en portadores de alegría, personalidad y transformación artística. Blake Jones continúa difuminando la línea entre los desechos callejeros y el arte coleccionable, utilizando materiales encontrados como plataforma para contar historias basadas en personajes. Su obra reinserta la humanidad en espacios a menudo regidos por la estandarización y el silencio. Esta pieza invita a los espectadores a ver el humor y la imaginación incrustados en el tejido de su entorno cotidiano. Como parte de las obras de arte pop callejero y del grafiti, es un vibrante recordatorio de que el arte no se limita al lienzo o a las paredes de las galerías. Puede vivir en las calles, en las señales que ignoramos y en los personajes que dan vida a esos espacios.

    €2.188,95

  • Escultura de lata de pintura en aerosol blanca Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Mr Brainwash- Thierry Guetta Escultura de lata de pintura en aerosol blanca Van Gogh de Mr Brainwash- Thierry Guetta

    Van Gogh- Escultura en lata de pintura en aerosol de edición limitada blanca Obra del artista callejero graffiti y leyenda de la cultura pop Mr Brainwash- Thierry Guetta. 2020 Edición limitada firmada y numerada de 150 obras de arte de tamaño 3x8 firmadas con huella digital y numeradas con caja de presentación personalizada. Ultra raro y genial Mr Brainwash: la pintura en aerosol de edición limitada de Thierry Guetta es una obra de arte coleccionable.

    €397,95

  • MTA Subway Map Lime Green Purple Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Cope2- Fernando Carlo

    Cope2-Fernando Carlo MTA Subway Map Lime Green Purple Pintura en aerosol original Pintura acrílica por Cope2- Fernando Carlo

    Mapa del metro de MTA: verde lima, morado, original, único en su tipo, pintura acrílica en aerosol, pintura en aerosol, obra de arte en un mapa del metro de papel recuperado de Nueva York por un popular artista de graffiti callejero ARTISTA. Mapa del metro MTA verde lima y morado Mapa del metro de Nueva York pintado, original, hecho a mano y único en su tipo. 22x33inches El comienzo del nuevo milenio encontró a Cope2 en un lugar diferente en su carrera, ya que comenzó a centrarse cada vez más en formas de establecerse en la escena artística de galerías y museos. Aunque el artista había comenzado a trabajar sobre lienzo mucho antes de la década de 2000, fue entonces cuando dio este giro dinámico y aceptó exponer en interiores de forma sistemática. Ya sea que vea el graffiti como una forma de arte expresiva y vivaz o como una forma de vandalismo irresponsable, una cosa es segura; En los últimos años ha captado la atención de la población en general hacia las galerías más grandes del mundo.

    €1.677,95

  • Mur Pintura en aerosol original Pintura acrílica por derechos de autor

    Derechos de Autor Mur Pintura en aerosol original Pintura acrílica por derechos de autor

    Mur Original, único en su tipo, pintura en aerosol y pintura acrílica, obra de arte sobre lienzo estirado por un artista popular de arte callejero y cultura pop Copyright. 2000 Pintura original enmarcada firmada Tamaño 32x40 Dimensiones enmarcadas 41.5 x 33.5 pulgadas

    €2.852,95

  • MSK Taft Building 08 HPM Serigrafía de Sabre

    Conocer MSK Taft Building 08 HPM Serigrafía de Sabre

    MSK Taft Building 08 Edición limitada, serigrafía HPM de 2 colores adornada a mano sobre papel tejido por Sabre Graffiti Street Artist Modern Pop Art. 2008 Sabre firmado y numerado MSK Taft Building 08, 2008 Serigrafía en colores con adornos hechos a mano sobre papel tejido 24 x 18 pulgadas (61 x 45.7 cm) (hoja) Ed. 200 Firmado, numerado y fechado a lápiz en el borde inferior Publicado por Poster Child Prints, Los Ángeles MSK Taft Building 08 de Sabre: un monumento a la excelencia del graffiti "MSK Taft Building 08" de Sabre es una obra de arte fundamental que se erige como un monumento al movimiento del graffiti y su marca indeleble en el tejido de los paisajes urbanos. Como una edición limitada de serigrafía de dos colores sobre papel tejido, adornada a mano, esta pieza de 2008 es parte de una edición exclusiva de 200. Cada impresión está meticulosamente firmada, numerada y fechada por el artista, lo que subraya la autenticidad y coleccionabilidad de la obra. Publicada por Poster Child Prints en Los Ángeles, la obra de arte de 24 x 18 pulgadas captura el espíritu audaz y rebelde por el que Sabre y su equipo MSK, también conocidos como Mad Society Kings, son famosos. Sabre, nacido en 1976, ha sido una figura fundamental en la evolución del arte pop callejero y el graffiti, traspasando los límites de lo que se puede lograr con pintura en aerosol y más allá. Sus obras se caracterizan por un dominio de las formas de las letras, una paleta vibrante y un enfoque innovador de texturas y capas. "MSK Taft Building 08" es una poderosa representación del estilo de Sabre, que muestra la capacidad del artista para transformar un medio impreso tradicional en un reflejo dinámico de la cultura del arte callejero. Importancia cultural e impacto del trabajo de Sabre No se puede subestimar la importancia cultural y el impacto del trabajo de Sabre. Sus contribuciones a la escena del graffiti han ayudado a elevar el género a nuevas alturas, ganándose el respeto y la admiración del mundo del arte y del público. La impresión "MSK Taft Building 08" encarna la esencia del arte del graffiti de Los Ángeles en un momento en que el medio estaba experimentando un renacimiento, pasando de las sombras de la ilegalidad al centro de atención del reconocimiento general. Con sus adornos hechos a mano, esta pieza ofrece una visión del meticuloso proceso y la atención al detalle que Sabre emplea en su oficio. Los toques finales a mano en cada impresión garantizan que no haya dos piezas idénticas, otorgando a cada obra su identidad única. Esta práctica de embellecer a mano recuerda el toque del artista del graffiti en las paredes de la ciudad, donde cada spray, línea y marca es un testimonio de la presencia del artista y la interacción con el lienzo. En esencia, el "MSK Taft Building 08" de Sabre es más que una obra de arte; es un documento histórico que captura el espíritu de la época de una época particular en la narrativa del arte callejero de Los Ángeles. Es un testimonio del talento y la influencia de Sabre y el equipo MSK, quienes han dejado una huella indeleble en la evolución del graffiti y el arte pop callejero.

    €445,95

  • Advertencia: Adictivo - Monopatín con serigrafía azul de Shepard Fairey - OBEY

    Shepard Fairey- OBEDECER Advertencia: Adictivo - Monopatín con serigrafía azul de Shepard Fairey - OBEY

    Advertencia: Addictive: cubierta de patineta con serigrafía en azul de edición limitada, obra del artista de cultura pop callejera Shepard Fairey OBEY. Firmado en el frente con marcador. Advertencia adictiva tabla de skate. Edición numerada de 400. Firmada por Shepard Fairey. He sido un gran admirador del arte y el skate de Andy Howell desde finales de los años 80, y observé con entusiasmo cómo él y sus socios lanzaban New Deal Skateboards en 1990. New Deal fue innovador no sólo porque los patinadores lo lideraron creativamente, sino porque Andy El arte y el diseño de Howell cambiaron casi instantáneamente la estética y el estilo del skate de calaveras y dragones al graffiti y el hip-hop. New Deal fue la primera empresa centrada principalmente en el patinaje callejero y la cultura callejera, y sus anuncios inteligentes y divertidos celebraban su papel como la vanguardia de "poder para la gente", "oído en la calle" de las empresas propiedad y dirigidas por patinadores. . Desde el principio, el New Deal marcó la pauta para los años 90. -Shepard

    €426,95

Pintura en aerosol Graffiti Street Pop Art

El papel de la pintura en aerosol en el arte pop callejero y el graffiti

La pintura en aerosol, el medio por excelencia del arte pop callejero y el graffiti, ha sido una herramienta indispensable para los artistas urbanos de todo el mundo. Su ascenso de una herramienta para marcas simples a un medio artístico respetado es un testimonio del poder transformador del arte callejero. La pintura en aerosol ofrece una versatilidad incomparable, lo que permite una ejecución rápida, una paleta vibrante y la capacidad de cerrar la brecha entre las expresiones callejeras fugaces y los fenómenos duraderos del arte pop. Dentro del arte callejero, la pintura en aerosol ha evolucionado para encarnar la voz de los inauditos y el espíritu de los rebeldes. Ha proporcionado a los artistas los medios para captar la atención del público, convirtiendo paredes en blanco en lienzos que comunican mensajes personales y políticos. La fluidez y facilidad de uso inherentes a la pintura en aerosol la hacen ideal para la naturaleza rápida y a menudo secreta del arte del graffiti. Su aplicación abarca desde trabajos precisos con estarcidos hasta enormes murales que adornan paisajes urbanos, cada uno de los cuales cuenta su propia historia. El impacto de la pintura en aerosol se extiende más allá de las calles y llega al arte pop, donde los artistas la han utilizado para crear piezas que reflejan el entorno comercializado y saturado de medios de la cultura contemporánea. La capacidad de la pintura en aerosol para cubrir grandes áreas y crear imágenes gráficas rápidas y audaces la ha convertido en una de las favoritas entre los artistas pop que buscan reflejar las mismas técnicas de producción en masa utilizadas en la publicidad y los bienes de consumo. En esencia, la pintura en aerosol no es sólo un medio sino un símbolo del movimiento del arte pop callejero y el graffiti. Representa una democratización de la creación artística, lo que demuestra que el gran arte puede surgir fuera de los espacios tradicionales y sin herramientas convencionales. La importancia cultural de la pintura en aerosol en el arte seguirá siendo un tema de discusión mientras los artistas salgan a las calles a expresar sus visiones y voces.

La evolución de la pintura en aerosol en la expresión artística

La pintura en aerosol ha viajado desde los estantes de las ferreterías hasta los estudios de los artistas callejeros y pop más reconocidos del mundo, marcando una evolución significativa en su uso y significado cultural. Ha pasado de ser una herramienta práctica para marcar utilitarios a un medio respetado en la caja de herramientas del artista, especialmente en el arte pop callejero y el graffiti. Esta evolución refleja los paisajes cambiantes de la expresión artística y la utilización del espacio público.

La pintura en aerosol es una herramienta imprescindible tanto en el graffiti como en el pop art. En el arte del graffiti, la pintura en aerosol suele ser el medio principal para crear murales y etiquetas a gran escala. Los artistas de graffiti usan pintura en aerosol porque es de secado rápido, altamente pigmentada y les permite trabajar de manera rápida y eficiente en paredes y otras superficies. Pueden crear diseños y letras intrincados utilizando diferentes puntas de boquilla, presiones y ángulos para crear diversos efectos, como desvanecimientos, goteos y degradados. Los artistas de graffiti también pueden usar otras herramientas como marcadores y rodillos de pintura, pero la pintura en aerosol es la herramienta más utilizada en esta forma de arte. La pintura en aerosol también se utiliza en el arte pop para crear diseños gráficos y atrevidos. Los artistas pop suelen utilizar plantillas y pintura en aerosol para crear patrones e imágenes repetidos que son muy estilizados y reconocibles al instante. El uso de colores brillantes y líneas atrevidas es característico de esta forma de arte, y la pintura en aerosol permite a los artistas lograr este efecto de manera rápida y eficiente. La pintura en aerosol también puede crear un efecto de textura y capas, agregando profundidad e interés a las piezas de arte pop. La pintura en aerosol es esencial en el graffiti y el arte pop, ya que permite a los artistas crear diseños atrevidos e impactantes de forma rápida y eficiente. El graffiti y el arte pop tienen diferentes orígenes y estilos, pero ambos utilizan pintura en aerosol de forma única. En el arte del graffiti, la pintura en aerosol se utiliza a menudo para hacer declaraciones políticas y sociales o expresar la identidad del artista. Los grafiteros suelen trabajar en espacios públicos y la pintura en aerosol les permite crear murales a gran escala de forma rápida y precisa. También pueden utilizar otros materiales, como plantillas o pegatinas, para añadir capas adicionales de significado a su trabajo. En el arte pop, la pintura en aerosol crea imágenes inspiradas en la cultura de consumo y los medios populares. Los artistas pop suelen utilizar diseños gráficos atrevidos inspirados en la publicidad y el arte comercial. La pintura en aerosol es una herramienta esencial para crear las líneas nítidas y limpias que son características de este estilo, y también se puede utilizar para agregar textura y profundidad a la obra de arte. Tanto el graffiti como el pop art han tenido un impacto significativo en el arte contemporáneo, y el uso de pintura en aerosol es una parte integral de sus respectivos estilos. Si bien algunos pueden ver el graffiti como vandalismo, muchos artistas lo ven como una forma legítima de autoexpresión, y la pintura en aerosol es una parte vital de esta forma de arte.

Definición de la estética del arte pop callejero y el graffiti

Por otro lado, el arte pop a menudo se ve como una celebración de la cultura de consumo, y la pintura en aerosol es una herramienta esencial para crear los diseños atrevidos y coloridos que son característicos de este estilo. Existen varias marcas populares de fabricantes de pintura en aerosol para graffiti, cada una con sus características y ventajas únicas. Estas son algunas de las marcas más conocidas: Montana Cans es una empresa con sede en Alemania que ofrece varios colores y acabados. Son conocidos por su pintura de alta calidad y sus boquillas fáciles de usar. Ironlak es una empresa australiana que ofrece pintura de alta calidad y de bajo olor para uso en interiores y exteriores. También ofrecen una amplia gama de colores y acabados. Krylon es una empresa estadounidense que ofrece pintura en aerosol asequible con una fórmula de secado rápido y una amplia gama de colores. Son conocidos por su cobertura suave y consistente. Belton Molotow es una empresa con sede en Alemania que ofrece una gama de pinturas en aerosol de alta calidad y calidad profesional. Son conocidos por sus colores vibrantes y acabados duraderos. Rust-Oleum es una empresa con sede en EE. UU. que ofrece una gama de pinturas en aerosol asequibles con varios acabados, incluidos metálicos y brillantes. También son conocidos por su fórmula duradera y duradera. Estas son sólo algunas de las marcas populares de pintura en aerosol para graffiti. Cada marca tiene características únicas y es esencial encontrar la que mejor se adapte a su proyecto y estilo particular. Las características distintivas de la pintura en aerosol definen la estética del arte pop callejero y el graffiti. Su naturaleza de secado rápido, sus colores brillantes y su facilidad para colocar capas lo hacen ideal para los efectos visuales dinámicos asociados con estas formas de arte. La pintura en aerosol ha dado a los artistas callejeros la capacidad de producir obras rápidamente, un factor crítico en la naturaleza a menudo ilícita del graffiti. Además, la portabilidad de las latas de aerosol permite a los artistas llevar sus herramientas mientras atraviesan entornos urbanos, creando arte espontáneo y receptivo al entorno inmediato. La pintura en aerosol ha sido fundamental en la democratización del arte. Su costo relativamente bajo y su alta disponibilidad han permitido a personas de todos los ámbitos de la vida participar en actividades artísticas. En manos de los artistas callejeros, las latas de aerosol se han convertido en un medio para desafiar el status quo, haciendo declaraciones sobre cuestiones sociales y evitando a los guardianes tradicionales del mundo del arte. Esta accesibilidad ha convertido a la pintura en aerosol en un actor clave en la explosión del arte pop callejero y el graffiti en todo el mundo.

Innovación Técnica y Dominio Artístico

La innovación técnica en pintura en aerosol ha ampliado su potencial como medio para las bellas artes. Los artistas han dominado las técnicas de sombreado, textura y capas complejas, superando los límites de lo que se puede lograr con una lata de pintura. La precisión y el control exhibidos por artistas experimentados rivalizan con los de la pincelada, lo que permite crear piezas intrincadas y sofisticadas que desafían ideas erróneas previas sobre las capacidades de la pintura en aerosol. La percepción de la pintura en aerosol ha pasado de estar asociada con el vandalismo a ser valorada como un medio artístico legítimo. A medida que más artistas adoptan la pintura en aerosol y más obras de arte ganan reconocimiento y valor, la conversación sobre el graffiti y el arte callejero está cambiando. El mismo medio que alguna vez se usó para desfigurar ahora se usa para crear piezas respetadas y buscadas tanto por coleccionistas como por entusiastas del arte. Las consideraciones medioambientales también han influido en el uso de pintura en aerosol en el arte. A medida que crece la conciencia sobre el impacto ecológico, los artistas y fabricantes buscan y desarrollan variedades de pintura en aerosol más sostenibles y menos tóxicas. Esta progresión garantiza que la pintura en aerosol en el arte pop callejero y el graffiti siga siendo relevante y responsable, en línea con las preocupaciones contemporáneas sobre la salud de nuestro planeta. En conclusión, la pintura en aerosol se encuentra en la intersección de la credibilidad callejera y el atractivo del arte pop, encarnando la energía cruda de la expresión urbana mientras se mantiene firme en el espacio de la galería. Su uso continuo y evolución en el mundo del arte señalan un cambio en cómo se hace el arte y cómo lo percibe la sociedad. Con cada presión de la boquilla, los artistas continúan desafiando, involucrando y redefiniendo el panorama visual y cultural de nuestros tiempos.
Imagen de pie de página

© 2025 Colección de arte de pintura en aerosol,

    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Descubre
    • Google Pay
    • Prepagada Mastercard
    • PayPal
    • Comprar Pagar
    • Visa

    Login

    ¿Problemas para entrar? Olvidé mi contraseña

    ¿No tiene una cuenta todavía?
    Crear una cuenta